Archivo para el julio, 2019

The Light Above Us en Taller del Viejo, por Víctor Palacios

Posted by

Agosto, 2019

«The light should never be exactly in the middle of the picture».
Thomas Cole

El Taller del Viejo está emplazado en el efervescente Barrio de Santa Tere, Guadalajara, y es, desde hace varias décadas, un referente ineludible en el ancestral y apasionante oficio del enmarcado. Bajo la dirección de Enrique Cabrales quien heredó de su padre dicho quehacer, el taller ha dado cabida, desde hace algunos años, a exposiciones enfocadas en los géneros de la pintura y la fotografía; obras supongo en su mayoría enmarcadas y colgadas sobre los muros.

Por consiguiente, es posible inferir que aquellas respetables muestras distaron de interrumpir o modificar las labores cotidianas del espacio, la disposición de las herramientas y mesas de trabajo, la adecuada iluminación, los residuos u ordenamientos azarosos, etc. Dicho de otro modo, la cadencia, el pulso y la mecánica inherentes a toda producción colectiva de carácter mercantil. Durante estas muestras el taller cambiaba temporalmente de aspecto pero seguía siendo eso… un área de trabajo.

En contraparte, Francisco Ugarte (Guadalajara, Jalisco, 1973) y Gonzalo Lebrija (Guadalajara, Jalisco, 1972) optaron por generar a partir del vacío; propiciar que la materia prima y el sustento de su intervención fuesen las características espaciales y elementos arquitectónicos de la antigua nave que aloja actualmente al taller. Para que ello resultara posible fue imprescindible despojar al espacio de toda materia o cosa que no fuese estrictamente eso: volumen, estructura u ornamento arquitectónico. A partir de esa suerte de página en blanco ambos artistas fueron articulando, paso a paso, una serie de elementos gráficos, escultóricos y pictóricos cuyo común denominador fue el énfasis en las experiencias perceptuales que la entrada de luz natural genera en el espacio.

Tres piezas triangulares, muy distintas en su factura más no en su tipo, destacan en primera instancia. La primera es una prolongación invertida de las tornapuntas y diagonales de madera que sostienen la tercera y última armadura del techo a dos aguas. Esta acción resulta en un par de equiláteros que apuntan hacia el suelo y, a su vez, generan un juego de sombras, planos visuales y relaciones formales con el resto de las intervenciones; enmarcan, resaltan tanto lo inherente al sitio como lo ajeno o extraño.

Sobre el muro al fondo de la nave notamos otro triángulo. Esta vez su emplazamiento y dimensiones obedecen a un caprichoso vano prexistente. La amarilla superficie de esta figura geométrica parece emanar de dicha entrada de luz y la ineludible curiosidad que genera el saber que hay detrás de esta angosta apertura provocan que el espectador se aproxime, espíe, conjeture. A través del luminoso vano uno puede percibir algo tan especular como aterrador: el pasar del tiempo, algunos movimientos del vecino, la desafortunada arquitectura de su morada, el sonido de una motocicleta que se aleja, etc.

Al costado derecho del taller, de piso a techo sobre el muro, surge un dibujo color ladrillo. Trazado con la emblemática herramienta de construcción llamada tiralíneas y apuntando está vez hacia arriba, esta composición triangular transmite una carga mística al mismo tiempo que alude a la práctica de los oficios primigenios, tradicionales. La ligera e intermitente variación en el grosor de sus líneas genera una vibración desconcertante que, una vez más, incita a aproximarse lo más posible para descifrar la técnica empleada y experimentar la sensación de ser partícipe, de comulgar con lo que ahí acontece.

Frente a éste, en el costado paralelo, un largo rollo de papel blanco se desliza a todo lo largo de la pared hasta alcanzar el suelo y seguir su rumbo, su cauce natural algunos metros. El carácter orgánico y flexible de este objeto escultórico de formato rectangular generan una marcada disonancia con el resto de las obras. Si bien luce su prístina caída y el material mismo remite a una infinidad de posibles lecturas conceptuales y formales, no está del todo anclado a un elemento arquitectónico o circunstancia particular del espacio. Ello y la ausencia de alguna clase de gesto sobre su superficie le resta densidad y lo aparta de la especificidad del sitio.

Próxima a esta pieza encontramos otra intervención, ésta se desplegaba sobre los bordes perimetrales de tres extraños volúmenes que pudieran tener la función de contrafuertes pero cuya estrechez e irregularidad en su forma hacen dudar de ello y de su razón de estar ahí. Los cantos de estas enigmáticas estructuras fueron cubiertos por una espesa e impoluta capa de hoja de oro cuyo resplandecer les otorgaba una dimensión aurática y escultórica a pesar de estar adosados a los muros.

Por último, ambos artistas decidieron incluir una pieza preexistente de Ugarte denominada Sin título, Puerta y luz amarilla (2016) situada bajo una puerta, en el angosto espacio que éstas suelen dejar entre su borde inferior y el suelo. De ese hueco emanaba una intensa luz de tonalidad amarillenta y naranja que, si bien dialogaba visual y armónicamente con la mayor parte de las intervenciones, fallaba en su evidente fuente eléctrica, artificial. Dicho carácter y el hecho de ser una pieza concebida inicialmente como parte de la exposición How Things Are (2016) presentada en Marfa Contemporary le hacían innecesaria, fuera de lugar, contradictoria con la naturaleza del proyecto colaborativo e in situ entre ambos artistas coetáneos. Considero que este modelo de diálogo y trabajo entre creadores que comparten intereses y afinidades estéticas es algo que debiera explorarse más en el ámbito del arte contemporáneo. Tal vez pudiera ser un rasgo particular de las muestras o intervenciones a futuro en este sugerente espacio.

Instalación Sin título, Puerta y luz amarilla, de Francisco Ugarte en How Things Are, Marfa Contemporary.

Por otro lado, la intervención propuesta al taller destaca por haber involucrado activamente a las personas que ahí laboran en la producción de las distintas piezas. Ello dotó a la muestra de un sello participativo que, sin duda, habrá provocado tanto en los artistas como en los marqueros o artesanos, formas inopinadas de entender el espíritu de ese peculiar espacio, de su historia y de las tareas cotidianas ahí desarrolladas. El posible error de haber transformado el taller en una especie de cubo blanco que borrara su identidad y oficio, fue sorteado de manera sensible y atinada por Lebrija y Ugarte.

La intervención logró enfatizar y resaltar tanto los aspectos medulares del espacio a nivel formal y espacial como provocar diversas experiencias estéticas y sensoriales en el público espectador y en los usuarios cotidianos del taller. Si bien la intervención —en tanto muestra abierta al público— duró tan solo unos días, al conversar con Enrique Cabrales semanas después, me comentó que aún permanecían algunos vestigios de la misma. Sería interesante volver al taller y apreciar como aquellos rastros se entrecruzan y dialogan con las labores propias del enmarcado.

La cita del pintor estadounidense de origen británico Thomas Cole (1801-1848) con la que inicia el texto parece haber ejercido como uno de los preceptos o normas que ambos artistas tapatíos siguieron al concebir su intervención de sitio específico. En efecto, la luz allí siempre escapó al centro y su atrayente ímpetu.

Fotos: Vista de la instalación The Light Above Us en Taller del Viejo | Cortesía del autor.

— —

Víctor Palacios es curador en jefe del Museo Cabañas en Guadalajara, Jalisco. Ha trabajado como asiste curatorial en el Museo Tamayo, en Sala de Arte Público Siqueiros y en la Bienal Manifesta 5. De 2005 a 2007 fue curador independiente en Barcelona. Asimismo, se desempeñó como curador en jefe del Museo de Arte Carrillo Gil y curador del Museo de Arte Moderno. Recientemente se desempeñó como jefe de Artes Visuales en Casa del Lago de 2012 a 2019. Es cofundador de Materia de dibujo / Drawing issues.

Materia Abierta: teoría, arte y tecnología

Posted by

Por GASTV | Agosto, 2019

Materia Abierta es un programa independiente de verano sobre teoría, arte y tecnología en la Ciudad de México, enfocado en el estudio de los impactos sociales, políticos y filosóficos de los medios digitales desde un perspectiva global y local. Concebido como un espacio para reflexionar sobre la ética del presente y el futuro, el programa busca abordar la influencia de los poderes dominantes en la producción cultural y favorecer formas de conocimiento marginales.

Bajo la curaduría de Natalia Zuluaga, la primera edición de Materia Abierta lleva por título Novo Pan Klub y presenta un programa público de conferencias:

Sassafras, Cypress & Indigo—Black Screen Images and the (e)motive Notion of Freakiness
Ponente: Vaginal Davis
Martes 06 de agosto, 19:00 hrs. | Casa de Universitaria del Libro (CASUL)

Vaginal Davis lleva el discurso público a los niveles de Demencia 13 mientras explica la experiencia queer y «blatino». Su trabajo puede ser descrito como desaliñado, humorístico y rebelde.

Pigmentocracia y performatividad: intersecciones entre la criminalidad y la cultura visual
Ponente: Susana Vargas Cervantes
Jueves 08 de agosto, 17:00 hrs. | Casa del Lago Juan José Arreola

Enfocada en casos específicos en México dónde el género, la clase, las tonalidades de piel y la sexualidad han servido para justificar la criminalización de sexualidades periféricas,de transgresiones de género y de los no-ideales sujetos blancos, los negros (entendiendo “negro” no como un pigmento, sino como una posición relacional). De esta forma se investigará cómo las imágenes se utilizan, desde la fotografía y la biometría, para fines de criminalización.

Prácticas artísticas sumergidas en las Américas 
Ponente: Macarena Gómez-Barris 
Martes 13 de agosto, 19:00 hrs. | Casa Universitaria del Libro (CASUL)

Se abordará cómo artistas queer, con perspectivas decoloniales, han utilizado y encarnado actos de disidencia para contrarrestar estructuras de autoritarismo y posturas de homofobia y transfobia en las Américas. La charla se basa en un archivo de imágenes y ejemplos que van desde Guatemala hasta Chile para mostrar cómo las artes y movimientos sociales han servido durante mucho tiempo para denunciar y reimaginar la política más allá del estado nación.

Forgive Me for Disturbing Your Class Struggle
Ponentes: Gean Moreno y Ernesto Oroza
Jueves 15 de agosto, 17:00 hrs. | Casa del Lago Juan José Arreola

Ante el torrente de objetos genéricos, ¿que tipo de subjetividad es posible? ¿Hay posibilidades de agencia o estamos lidiando solo con vectores determinantes? Esta charla parte de una serie de inquietudes sobre las posibilidades de resistencia en un mundo de flujos que tienden hacia la abstracción y descomposición; que nos desfiguran y nos hacen irreconocibles en relación a los modelos que tenemos disponibles para entendernos.

Artificial Neural Networks, Machine Perception and the Black Technical Object
Ponente: Ramon Amaro
Martes 20 de agosto, 19:00 hrs. |Casa Universitaria del Libro (CASUL)

La investigación en redes neuronales artificiales ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas. Si bien las redes neuronales son sin duda importantes como modos operativos dentro de la producción de conocimiento, tienen consecuencias de gran alcance en términos de raza, etnicidad y otras formas de diferencia humana.

La sangre, el idioma y el apellido: mujeres indígenas y estados nacionales
Ponente: Yásnaya Elena Aguilar Gil
Jueves 22 de agosto, 17:00 hrs. | Casa del Lago Juan José Arreola

Las políticas que dicta el Estado sobre las identidades indígenas impacta en la vida y elecciones de las mujeres indígenas. En esta charla se abordará la manera en que estas políticas se actualizan en tres casos distintos y las implicaciones que tiene el hecho de que los estados nacionales pretendan normar políticas identitarias.

Del 05 al 26 de agosto de 2019, entrada libre.

Imagen: Materia Abierta.

Convocatoria: Concurso de Cortometraje Desarmar el Derecho a la Violencia

Posted by

Por GASTV | Julio, 2019

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Difusión Cultural, la Cátedra Ingmar Bergman en Cine y Teatro de la UNAM y la Filmoteca de la UNAM, en colaboración con el Festival DocsMX y Arcadia: Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado 2019, convocan al Concurso de Cortometraje: Desarmar el Derecho a la Violencia, orientado a generar reflexiones a través del lenguaje audiovisual y la experimentación fílmica acerca de la violencia normalizada.

En México, durante el primer trimestre de 2019, fueron asesinadas 8,493 personas. Es el país más violento del continente americano para las y los periodistas mientras 56% de las entidades federativas ha declarado la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres: cada día 9 de ellas son asesinadas y 6 de cada 10, incluidas menores de edad, aseguran haber sufrido algún tipo de vejación. Bajo este contexto, el cine puede ser una herramienta de reflexión y exploración de los distintos fenómenos asociados a la violencia. 

La convocatoria está abierta a toda persona interesada en el audiovisual, sin importar su formación. Las propuestas deberán reflexionar sobre la normalización de la violencia en nuestro país mediante un cortometraje realizado con material de archivo fílmico proporcionado por la Filmoteca de la UNAM y elementos de archivo personal.

El grupo de seleccionados podrá tomar distintas actividades de formación, entre ellas, un taller teórico-práctico a cargo de Travis Wilkerson, quien les acompañará en el proceso creativo para la realización de un documental que podrá ser presentado dentro de la programación del Festival DocsMX.

Consulta detalles y etapas de la convocatoria aquí.

La fecha límite de registro es el próximo 10 de agosto de 2019.

Imagen: Cortesía Cátedra Bergman.

FAIN. Feria de Arte Individual

Posted by

Por GASTV | Noviembre, 2019

Casa Equis presenta la primera edición de la Feria de Arte Individual (FAIN), dirigida a artistas de toda nacionalidad y disciplina para presentar su obra en un espacio de comercio justo y de primera mano entre consumidores de arte.

FAIN incentiva la creación de nuevas colecciones y estimula a coleccionistas establecidos a través de precios accesibles, con el objetivo de establecer una experiencia personal para abrir el diálogo y la participación entre la comunidad artística emergente.

Entre la selección de artistas por convocatoria se encuentran Rodrigo Alcocer de Garay, Bernardita Bertelsen, José C. Lepov, Nicole Chaput, Samara Colina, Alfredo Esparza Cárdenas, Daniel Evo, Sebastián Fonnegra, Beth Frey, Gonzalo García, Iván Krassoievitch, Enrique López Llamas, Josué Mejía, Theo Michael, Gina Mier, Chuma Montemayor, Sue Montoya, Amadeo Morelos, Santiago Muedano, Francisco Muñoz, Othiana Roffiel y Jorge Rosano.

Como parte de las actividades paralelas de FAIN, el sábado 30 de noviembre se llevará a cabo nuestra Subasta GASTV con obra de Alan Sierra, Alonso Cedillo, Claudia Luna, Christian Camacho, Jerónimo Rüedi, Lucía Hinojosa, Lucía Vidales, Marco Rountree, Néstor Jiménez, Sonia Madrigal y Verónica Gerber Bicecci. 

Esta subasta representa el primer apoyo económico público más importante para la revista. Cada pieza partirá de un precio de salida accesible y con los recursos recaudados se logrará la continuación de nuestra actividad editorial.

Del 29 de noviembre al 01 de diciembre de 2019 en Recinto Escandón, Cerrada de la Paz 15, Escandón.

Foto: Geologies of Nowhere Epoch or G.O.N.E, de Sue Montoya.

— —

Sostener la escritura. A nuestra comunidad lectora

Studio visit | Iván Krassoievitch

ESPAC: Katastrofe Pruffs e Historias de la noche

Posted by

Por GASTV | Julio, 2019

Libros/Proyecto es una serie editorial de ESPAC que explora el desarrollo de proyectos artísticos dentro del espacio del libro. La propuesta entiende al libro como un lugar de confluencia de creadores, un espacio secuencial para la colaboración y experimentación, un universo lúdico e inagotable donde el arte y la literatura dialogan a partir de la naturaleza propia de las páginas impresas.

ESPAC presenta la siguientes colaboraciones, que corresponden al tercer y cuarto título de la serie: Katastrofe Pruffs, de José Luis Sánchez Rull, es un libro de pruebas; las pruebas que se acumularon en el proceso de producción de la carpeta de grabados kama sutrano paradises.

Por su parte, Historias de la noche, de Fabiola Torres-Alzaga y Mara Fortes Acosta, parte del diálogo entre la luz y la oscuridad en el universo del cine para recorrer una geografía que se extiende más allá de la película, el encuadre o la pantalla. El espacio «negativo» del cine trasladado al set dibujístico y literario se vuelve un escenario donde anécdotas, reflexiones, diálogos y perspectivas detonan nuevas complicidades entre imagen y movimiento.

Miércoles 31 de julio de 2019, con la participación de cada autor y de Verónica Gerber Bicecci.

Foto: Cortesía ESPAC.

Opinión | Mesoamérica en el Coruco

Posted by

Por Vera Castillo | Julio, 2019

Un grupo de habitantes de Zacatepec, Morelos, en colaboración con el artista Rodrigo Nagore (Cuernavaca, Morelos, 1984), realizaron una intervención al espacio público con fotografías de piezas mesoamericanas. Los modernos rupestres es una acción resultado del taller «De lo documental a lo autobiográfico», actividad educativa coordinada por Nagore y dirigida —en tres fases— a cañeros jubilados de la asociación Quilberto Quepil, a integrantes de la ayudantía de Tetelpa y a estudiantes de la Telesecundaria Lázaro Cárdenas.

La idea de elegir Mesoamérica como tema surge a partir de la intención de uno de los trabajadores de la ayudantía de mostrar al resto de la comunidad una parte del acervo arqueológico del Museo Comunitario San Esteban Tetelpan, anteriormente ubicado en la Iglesia de San Esteban y trasladado a la ayudantía después del terremoto del 19 de septiembre de 2017. Una de las actividades de grupo fue «recorrer la cima del Cerro de la Tortuga, donde existe un pequeño respiradero natural que es también centro ceremonial de la zona».1 Luego del recorrido, el grupo decide centrarse en la cosmovisión mesoamericana que aún prevalece en esta y otras comunidades de Morelos. Las fotografías de piezas arqueológicas muestran este proceso e interés por signar no solo el pasado de un lugar, sino la colección de un museo comunitario morelense.

Doce impresiones fotográficas de figurillas mesoamericanas pertenecientes al Museo Comunitario San Esteban Tetelpan se adhirieron a la paredes del estadio local de fútbol Agustín Coruco Díaz para ser observadas fuera del museo, exhibiendo una parte de su colección y llevándola al terreno cotidiano del caminante. Piezas arqueológicas que dotan una cosmovisión mesoamericana al exterior del estadio, detrás de las graderías. Las imágenes muestran los orígenes de Zacatepec, aunque no necesariamente el de sus habitantes actuales, quienes se asentaron con la migración derivada de la construcción del ingenio azucarero Emiliano Zapata en 1938.

Para este proyecto, Nagore plantea la significación comunitaria de la fotografía, pensando en la resignificación del pasado para darle un valor en el presente.2 De esta manera, algunas de sus exploraciones artísticas tienen que ver con pensar la fotografía para confrontarla con el espacio histórico. Este ejercicio realizado en Zacatepec muestra precisamente esta búsqueda por usar la fotografía como herramienta de rememoración del pasado, y también como una superposición de tiempos en el espacio arquitectónico.

Como una segunda actividad, Nagore y el grupo de cañeros revisaron fotografías de sus álbumes familiares, con énfasis en momentos públicos de su vida privada, así como en el paisaje zacatepequense. Posteriormente, las fotografías recopiladas se compartieron con estudiantes de la Telesecundaria Lázaro Cárdenas, quienes hicieron una selección que después sería reproducida en gran formato para intervenir el estadio. Las fotografías de álbum se narran cotidianamente en la privacidad del hogar, cuando se conversa con familiares sobre algunos fragmentos del pasado. En este caso, exponerlas permitió que los mismos habitantes de Zacatepec pudieran reconocerse en ese pasado que, aunque individual, refuerza su memoria colectiva.

Al colocar fotografías personales en el espacio público es posible contar historias individuales que conectan con la vida y experiencia de quienes observan en la calle y que compaginan historias. La teórica del arte Nuria Enguita menciona que el álbum familiar surge con la fotografía, sin embargo, también es partícipe de la literatura y el teatro, pues cuenta con narrativa, personajes y voz del narrador.El álbum familiar es reunido para ser compartido y, a su vez, da acceso al transeúnte para hacerlo parte de su supuesta intimidad.

Las fotografías de la comunidad de cañeros activan este efecto, hacen parte al espectador del acto narrativo «íntimo». El objeto álbum es un «[…] archivo público en el sentido de que es un repositorio para ser enseñado, pero sobre todo porque los acontecimientos que recoge son momentos muchas veces públicos de la persona».4 Este fue precisamente el ejercicio propuesto por Nagore.

La narrativa de las imágenes seleccionadas son relevantes para la historia de los habitantes de Zacatepec: el origen prehispánico, la escuela, el ingenio azucarero y el equipo de fútbol representado en el estadio y los jugadores. Tanto el ingenio como el estadio son fundamentales en la historia del municipio, pues ambos fueron signos de «justicia popular» durante el periodo posrevolucionario, momento en que las haciendas azucareras se extinguen y dan paso a la reintegración de los campesinos morelenses. La entrega del ingenio azucarero Emiliano Zapata a los campesinos representó en su momento «la riqueza que durante mucho tiempo les había sido vedada explotar»,5 pasando así de una plantación capitalista a la cooperativa de obreros y ejidatarios.6

De ahí la relevancia de haber elegido una fotografía en la que se observa un terreno árido con árboles frutales, palmeras y, en segundo plano, el ingenio con su característico chacuaco, ahora inexistente. La industria azucarera continúa siendo una fuente de ingreso para Zacatepec, aunque las generaciones más jóvenes migren a otros municipios en Morelos o incluso a otros estados de la república.

Diez años más tarde de la inauguración del ingenio azucarero Emiliano Zapata, durante el mandato de Lázaro Cárdenas en 1938, se fundó el Club Atlético Zacatepec, conocido como Los Cañeros, formado principalmente por zacatepequenses. La intervención fotográfica retoma parte de la construcción identitaria, histórica y social que despliega el equipo de fútbol, parte importante de la memoria colectiva del municipio está relacionada con su afición. En una vista panorámica, se reconoce la cancha de fútbol que luego se convertiría en el estadio Coruco Díaz. A un costado, otra imagen muestra a dos hombres practicando balompié y, aunque no portan el uniforme verdiblanco, recuerdan la tradición futbolística del municipio.

La intervención de un espacio como proceso educativo y/o comunitario favorece los diálogos intergeneracionales, experiencias compartidas, así como la toma de decisión sobre la selección de imágenes que forman parte del proceso colectivo de aprendizaje. El filósofo francés Isaac Joseph mencionaba que el ciudadano se relacionaba con el entorno a través de la vista, es decir, dando prioridad al ver que al escuchar. Por supuesto que esta definición hace referencia a las urbes y sus habitantes, sin embargo, podríamos plantear una semejanza con zonas agrarias e industriales y las personas que los habitan.

La intervención al espacio público a través de fotografías de álbumes familiares y de la colección de un museo comunitario activa la memoria de quienes habitan Zacatepec, principalmente de los caminantes que cruzan de un sitio a otro. Es enriquecedor que una propuesta de este perfil se geste desde una actividad educativa y en vinculación con una escuela, la ayudantía, un museo municipal y cañeros jubilados: obreros y campesinos que dieron fuerza económica al municipio.

— —

Entrevista con Rodrigo Nagore el 09 de junio de 2019.

Rodrigo Nagore, catálogo de la exposición Fin de la memoria. Fotografías del paisaje imaginario, pág. 8.

Nuria Enguita Mayo, «Relatos. Del álbum de familia a Facebook» en Memorias y olvidos del archivo, pág. 49.

Ibid., pág. 50.

Aura Hernández Hernández «El ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec» en Historia de Morelos (Horacio Crespo Dir.), Tomo 8, p. 405.

Idem.

Noche durante el día, de Lucía Vidales

Posted by

Por GASTV | Julio, 2019

Sala GAM presenta Noche durante el día, de Lucía Vidales (México, 1986), proyecto individual en diálogo con el acervo de obra y archivo histórico de la Galería de Arte Mexicano.

Para la exposición, Vidales produjo una serie de pinturas y esculturas funcionales a partir de la revisión de ideas sobre el desnudo, el paisaje, el bodegón y la vanitas presentes en el trabajo de artistas mexicanas del siglo XX.

Bajo la curaduría de Paulina Ascencio, el resultado es un cuerpo de obra original que articula gestos sensuales y grotescos para crear un imaginario en donde criaturas extrañas conviven en escenarios abstractos. Como una reflexión sobre la condición de ser pintora, los colores y las formas demandan atención hacia la oscuridad de sus circunstancias.

Hasta el 30 de septiembre de 2019.

Foto: Cortesía Sala GAM.

— —

Studio visit | Lucía Vidales

Vibraciones: otros modos de escucha

Posted by

Por GASTV | Julio, 2019

El Centro Cultural de España en México (CCEMx), en colaboración con Musethica y Etopia Centro de Arte y Tecnología (España), presenta Vibraciones, exposición que expande la música clásica a públicos diversos y diferentes.

Los objetos diseñados para la muestra simulan, por un lado, las vibraciones que se experimentan corporalmente al tocar algún instrumento. Y, por otro, las sensaciones que podrían llegar a experimentar públicos que no escuchan con el oído o que tienen dificultades para la escucha y se valen de otras formas.

Vibraciones integra instalaciones sonoras y un documental con conciertos y testimonios, como el repertorio de música clásica interpretada por estudiantes y docentes de diferentes partes del mundo por parte de Musethica en centros sociales, albergues, colegios, hospitales, museos y salas de concierto. De esta manera, la tecnología dentro de la exposición hace posible escuchar con la palma de la mano, los huesos, la piel y los músculos, de manera que el cuerpo entero se convierte en oído.

La exposición es una itinerancia de la muestra exhibida en Etopia Centro de Arte y Tecnología en Zaragoza, España y se enmarca en el programa discapacidadES del CCEMx cuyo objetivo es garantizar el acceso al arte y la cultura a personas con discapacidad, así como sensibilizar al público general sobre la inclusión social y la no discriminación.

Del 01 de agosto al 20 de octubre de 2019.

Foto: Cortesía CCEMx.

El lado oscuro de la Luna

Posted by

Por GASTV | Julio, 2019

En el marco del 50 aniversario por la llegada del ser humano a la superficie lunar, el Centro de la Imagen presenta una serie de exposiciones relacionadas con la Luna y el imaginario espacial desde el punto de vistas de diferentes artistas.

Lo que brilla, de Fredi Casco (Paraguay, 1967), integra cuatro piezas que expresan sus intereses temáticos en torno a la Guerra Fría y la carrera espacial o el space age, promovidos por Estados Unidos y propagados alrededor del mundo como gran promesa de la modernidad, y que hace 50 años, con la pisada de Neil Armstrong en la Luna, tuvo uno de sus momentos cumbre. Casco trabaja con la apropiación de imágenes fotográficas tomadas de revistas gráficas, postales y archivos documentales adquiridos en mercados de segunda mano. Hasta el 29 de septiembre de 2019.

El lado oscuro de la Luna es un fotomural dedicado a este cuerpo celeste, realizado a partir de imágenes de archivo imprevisibles y, en su mayoría, inéditas. En colaboración con el Archive of Modern Conflict, Luce Lebart y el artista Sébastien Girard. Hasta el 06 de octubre de 2019.

Por su parte, De la A a la Z: viaje a la Luna presenta el trabajo de Leandro Katz (Argentina, 1938), artista, escritor y realizador conocido por sus películas e instalaciones fotográficas que incluyen proyectos de largo término en temas latinoamericanos. Hasta el 22 de septiembre de 2019.

Foto: Fredi Casco | Centro de la Imagen.

Feminasty, quinta edición

Posted by

Por GASTV | Julio, 2019

La Nana, Laboratorio Urbano de Arte Comprometido, presenta la quinta edición de Feminasty, exposición de arte emergente producido por y para mujeres y personas no binarias con el propósito de generar comunidad y tejer redes a través del arte.

Esta edición es la más amplia, además de la muestra y venta de piezas en distintos soportes como ilustración, fanzine, bordado, audiovisual y arte-objeto, de manera paralela tendrán lugar proyecciones, performances, actos musicales, talleres de escritura, micrófono abierto y conversatorios de acceso gratuito.

Con la participación de más de cien proyectos individuales y colectivos independientes.

Del 26 al 28 de julio de 2019.

Foto: Feminasty primera edición | @PANDEO

Bienal Tlatelolca: vinculación comunitaria

Posted by

Por GASTV | Julio, 2019

Desde 2015, Tlatelolco Central (TC) se activa como espacio de reflexión y residencia para la producción artística nacional e internacional en temas de arquitectura, cine y diseño, ocupando las instalaciones de Central de Maquetas. Como consecuencia de las múltiples estancias, han surgido diálogos y colaboraciones entre públicos diversos, como especialistas en antropología, gastronomía, biología y agricultura, donde el principal punto a desarrollar ha sido la construcción y vinculación de la comunidad con el territorio.

Durante el último año, TC enfoca su interés en los hechos sociales, políticos e históricos que han sucedido en el área, desde el periodo mesoamericano hasta el actual, lo que ha permitido dimensionar la importancia de Tlatelolco como un complejo centro de intercambio social, económico y cultural. Es decir, Tlatelolco como protagonista de distintos periodos de esplendor y caída desde su creación y hasta nuestros días.

Bajo este contexto y con la coordinación de Balam Bartolomé (Ocosingo, 1975) y Antonio Monroy (Toluca, 1984), Tlatelolco Central presenta Bienal Tlatelolca, formato de producción para conectar el espacio físico, cultural y simbólico a través de una serie de residencias artísticas de investigación-producción y un evento expositivo con la producción final en 2021.

El grupo de artistas residentes integra a Dulce Chacón, Cristóbal Gracia, Arturo Hernández Alcázar, Mazenett y Quiroga, Victoria Núñez, Miriam Salado, Erik Tlaseca y Laura Valencia Lozada. De manera paralela, cada residencia estará acompañada de charlas, derivas, convivencias comunitarias, proyecciones y ejercicios creativos.

Las residencias y actividades públicas de Bienal Tlatelolca tendrán lugar de junio de 2019 a mayo de 2020 en la 2a sección del Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco.

Foto: Cortesía Tlatelolco Central.

Ismo, Ismo, Ismo: cine experimental en América Latina

Posted by

Por GASTV | Julio, 2019

Museo Tamayo presenta Ismo, Ismo, Ismo: cine experimental en América Latina, proyecto de investigación que reúne una parte importante de la producción cinematográfica experimental de América Latina.

Bajo la dirección y curaduría de Jesse Lerner y Luciano Piazza, el proyecto incluye obras históricas y contemporáneas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Puerto Rico y Estados Unidos. Ismo, Ismo, Ismo se divide en trece programas curados, cada uno de los cuales revisita películas clásicas y presenta obras nuevas tanto de figuras claves, como de artistas emergentes.

De esta manera, invita a los espectadores a realizar un recorrido por diversos materiales encontrados en archivos fílmicos o provenientes de los circuitos de producción contemporánea más recientes en América Latina.

Para el Museo Tamayo, se seleccionaron cuatro programas curados que irán cambiando semanalmente:

Armonías urbanas / Ciudades disonantes

A finales de la época del cine silente hubo a nivel internacional una tendencia por realizar filmes que retrataran la ciudad moderna, conocidos éstos como sinfonías urbanas o sinfonías fílmicas. Este programa da distintas miradas sobre la arquitectura, el transporte, la cotidianidad, los desechos y el uso de los espacios públicos en ciudades como Buenos Aires, La Habana, Lima, Cali, Los Ángeles, Santiago de Chile, San Pablo, Praga y Londres. 

3 al 11 de agosto
3 al 8 de septiembre
1 al 6 de octubre

Mirada foránea

El travelling, una toma en la que la cámara se desliza horizontalmente y fluidamente por el espacio, es un elemento básico del lenguaje cinematográfico. Este programa toma la idea del travelling como punto de partida para señalar cuestiones relacionadas a la sensación de movimiento, desplazamiento, exilio, confusión y disonancia, dislocamiento y el contacto con lo foráneo. 

13 al 18 de agosto
10 al 15 de septiembre
8 al 13 de octubre

Umbrales: realizadoras experimentales de América Latina

Este programa indaga los posibles desbordes de los términos «mujer latinoamericana» y «artista latina», para dar cuenta de empatías conceptuales, redes afectivas y estrategias afines que apostaron al cuestionamiento de ciertos cánones.

20 al 25 de agosto
17 al 22 de septiembre
15 al 20 de octubre

Superficies alteradas 

La abstracción y geometría en el continente americano ha sido una estrategia recurrente en diversas manifestaciones culturales previas a la conquista europea. Durante el siglo XX surgieron en América Latina diversos movimientos artísticos centrados en la geometría y la abstracción, como arte concreto. Estos cineastas, al igual que los artistas visuales asociados a estos movimientos, centraron sus obras en el color, la luz y la forma.

27 de agosto al 1 de septiembre
24 al 29 de septiembre
22 al 27 de octubre

De manera paralela, los programas estarán acompañados de una serie de pláticas y talleres con profesionales locales e internacionales.

A partir del 03 de agosto de 2019 al 27 de octubre de 2019.

Foto: www.ismismism.org

¿Qué escucho cuando escucho el discurrir del tiempo?, de Rodrigo Hernández

Posted by

Por GASTV | Julio, 2019

Sala de Arte Público Proyecto Siqueiros presenta ¿Qué escucho cuando escucho el discurrir del tiempo?, de Rodrigo Hernández (México, 1983), producción comisionada que revisa y actualiza el legado artístico de David Alfaro Siqueiros, principalmente el que enmarca al espacio cultural: la última etapa del muralismo mexicano (1940-1960).

¿Qué escucho cuando escucho el discurrir del tiempo? es una instalación que se expande y ajusta a la fachada y al interior expositivo como una piel, y que se inscribe en su producción de instalaciones que toman el espacio en su totalidad, de modo parecido a lo que planteó la integración plástica al buscar la reunión entre arquitectura, pintura y escultura.

El trabajo de Hernández muestra amalgamas conceptuales y ópticas en las cuales se combinan motivos del cubismo, el futurismo, el realismo social, el minimalismo, el arte metafísico y la escultura mesoamericana. Con la curaduría de Michele Fiedler, la pintura y escultura que emplea para esta ambientación se apropia de los espacios arquitectónicos, a través de materiales maleables como cartón, papel maché y metal.

Hasta el 06 de octubre de 2019.

Imagen: @SAPSiqueiros

— —

Entrevista | Rodrigo Hernández

Renau y el muralismo en el exilio: diálogos con Siqueiros

Posted by

Por GASTV | Julio, 2019

En el marco del 80 aniversario del exilio español en México, Sala de Arte Público Proyectos Siqueiros presenta Renau y el muralismo en el exilio: diálogos con Siqueiros, exposición que revisa la faceta muralista de Josep Renau (Valencia, 1907 – Berlín, 1982) durante su exilio en nuestro país y en sus años de trabajo en Berlín, así como su colaboración con David Alfaro Siqueiros (Chihuahua, 1896 – Morelos, 1974) en la producción del mural Retrato de la burguesía, destacada obra del muralismo mexicano.

Retrato de la burguesía representa un paradigma dentro del muralismo por el uso del montaje fotográfico y cinematográfico como estrategia de disposición del espacio pictórico. Ambos artistas compartieron el uso de tecnologías y técnicas vanguardistas. En la experimentación plástica emplearon herramientas mecánicas, materiales sintéticos y medios de comunicación audiovisual, como la fotografía y el cine.

Bajo la curaduría de Paola Uribe, la exposición es resultado de la colaboración de la SAPS y Casa del Lago, UNAM, y reúne más de 100 piezas entre pinturas, gráfica, documentos y fotografías en tres núcleos, muchas de ellas no mostradas antes, o bien poco conocidas públicamente.

Hasta el 06 de octubre de 2019.

Foto: Cortesía SAPS.

Opinión | Sangre pesada: profecía de venganza natural

Posted by

Por Elena Piedra | Julio, 2019

Actualmente el Museo Experimental El Eco presenta Sangre pesada, de Naomi Rincón Gallardo (Carolina del Norte, E.U.A., 1979), videoinstalación que a través de diosas o demonios, tomas áereas y el cierre de una canción de punk, trata la explotación minera en Zacatecas y la destrucción de nuestros entornos. La pieza fue comisionada por la XIII Bienal FEMSA Nunca fuimos contemporáneos, edición en la que el certamen cambió por un programa curatorial para reflexionar sobre las «prácticas artísticas que revisan temas históricos y lenguajes artísticos populares, barrocos, coloniales y modernos»1 y vincular a la acción artística con la comunidad.2

Entre el grupo de 23 artistas en comisión, Rincón Gallardo realizó Sangre pesada, pieza que con un estilo inquietante cuenta una ficción especulativa, tejida de actualidad y tiempos ancestrales, de discursos vigentes y leyendas, para denunciar el daño que la minería y extracción de recursos causa en la tierra y en la vida (sin distinguir entre la vida humana y la que no).

Y es que Zacatecas, además de haber sido la sede de la bienal, de su riqueza en tradiciones, cultura e historia, es la entidad minera más importante del país. Con el primer lugar en producción de plata, plomo y zinc; segundo en cobre y tercero en oro, a estas fechas existen más de dos mil títulos de concesiones mineras en su territorio. La extracción de estos recursos implica el uso de sustancias como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico; disolventes, gasolina y, por supuesto, el consumo de enormes cantidades de agua.3

Sobre esto cantan los personajes de Sangre pesada. De carácter híbrido y por pasajes ambiguos, cuatro seres enfátizadamente femeninos, formados por materiales endémicos y cosmovisiones prehispánicas, combinan elementos indígenas con estampados modernos de colores artificiales apelando a lo kitsch. Por un lado, está la mujer de los dientes de cobre que clama por el interior de la tierra, que liba, que se excita hundiéndose en una lujuria de ambición. Por otro, el colibrí, símbolo del equilibrio, del intercambio armónico con la naturaleza. Esperanzadoramente, se cuenta una profecía de venganza natural, de damas voraces que contarán los daños y transformarán el mundo algún día.

El video, plagado de niveles de sentido y referencias a otras formas de expresión —cine, música y danza—, se proyecta a tres canales que envuelven al público espectador en una pesadilla de escenarios derruidos, pulmones metálicos y ruinas húmedas que representan el abandono y la desolación.

Hay múltiples puentes que se tienden entre la obra y el contexto en que se crea. Zacatecas es una ciudad barroca, novohispana y moderna, con una amplia dinámica cultural. La videoinstalación se contrapone a las expresiones más clásicas y se atiborra de significados, denuncia las formas actuales de ejercer poder y, con un alto grado de complejidad, exhorta a borrar la distinción entre lo social y lo natural, ruptura propia de la modernidad.

La obra es coherente con el estilo y discurso de su autora; la relevancia del tema es obvia y, de hecho, trasciende su contexto. Una maldición del mineral que drena los cerros y la tierra y, a la vez, envenena el cuerpo a través de la vida que sobre ella crece, habla de más. Habla de los cuerpos que palpitan las ausencias, la desaparición de formas de vida —sea ya por muerte, extinción o imperialismos culturales—, de un mundo donde lo histórico y lo ecónomico suceden sin ningún respeto por la vida y las personas transcurrimos en un hacer que nos opone a todo, que nos vuelve depredadoras de nosotras mismas.

El tema a nadie puede ser ajeno. Menos ahora, a días de que Grupo México —la misma empresa que en mayo de este año derramó 20 mil litros de agua contaminada a un río de San Martín Sombrerete, Zacatecas, que en 2014 causó la mayor tragedia ambiental en el río Sonora y que lleva años acosando activistas ambientales en Perú— ha envenenado quién sabe cuántos kilómetros del Mar de Cortés con ácido sulfúrico.

Tanto en forma como en mensaje —si es posible delimitar uno solo—, la pieza es sólida. Es notable la estética rebelde, la afrenta a las lógicas convencionales, la inclusión de elementos musicales y su revoltijo de expresiones culturales. Su postura, permanentemente feminista, aparece vinculada al simbolismo de la tierra como madre, como mujer, como fuerza creadora que es ultrajada por el paso de las corporaciones extractivistas.

Este «contra-mundo» creado para hablar del entorno neo-colonial se logra en la continuidad de la investigación y experimentación artística de Rincón Gallardo. La narrativa encriptada grita una denuncia real. El punk, radical, agresivo y ruidoso; las danzas prehispánicas y las composiciones de metales y percusión, han de descifrarse en una reflexión urgente.

Sí, Sangre pesada incomoda hasta los huesos y obliga a mirar el despojo y daño en nuestra relación con el planeta, habla de la mezcla globalizada de las tradiciones y el consumismo desmedido. Invito a invocar a las damas voraces, protectoras del mundo, para que bajen a impartir justicia y a terminar con el hambre de cobre que llevamos todos.

Sangre pesada se exhibe hasta el 25 de agosto de 2019 en Museo El Eco.

Foto: Bárbara Lázara en Sangre pesada. Naomi Rincón Gallardo 2018.

— —

Reyna Paz Avedaño, «La Bienal FEMSA cambia su formato ya no habrá certamen» en La Crónica, 30 de agosto de 2018, consultado aquí.

Reyes Martínez Torrijos, «Difunden programa de la edición 13 de la Bienal FEMSA; habrá ‘corte de caja’», en La Jornada, 30 de agosto de 2018, consultado aquí.

REMA y OMZac, «Zacatecas, enclave de extracción para beneficio de las naciones colonizadoras», en Desinformémonos, 16 de julio de 2018, consultado aquí.

— —

Opinión | XIII Bienal FEMSA: La cohesión zacatecana

Entrevista | Willy Kautz

Aglomeraciones: ser latino

Posted by

Por GASTV | Julio, 2019

Artlatinou, espacio de venta de arte online, presenta Aglomeraciones, exposición colectiva que integra obra del grupo de artistas participantes de la iniacitiva, y que da cuenta de las diferentes dimensiones del ser latino en la contemporaneidad.

Aglomeraciones sucede como una muestra itinerante a lo largo de América Latina, integrando artistas de práctica contemporánea de México, Colombia, Cuba, Venezuela, Brasil y Perú.

Entre la selección de artistas se encuentran Adriana Mejía, Sofía Echeverri, Andrés Arango, Ángela Leyva, Verónica Bapé, Rodrigo Imaz, Julia Carrillo, Néstor Quiñones, Iván Abreu, Víctor Martínez, Idaid Rodríguez y Rafael Gaytán.

Hasta el 26 de julio de 2019 en el Seminario de Cultura Mexicana.

Foto: Chamana de tres ojos, de Sofía Echeverri | ESPAC.

Quality Time, por Revista ERAS

Posted by

Por GASTV | Julio, 2019

PROXYCO, galería con sede en Nueva York, presenta Quality Time, exposición colectiva que desdobla la producción editorial de Revista ERAS.

Desde 2017 ERAS es una publicación independiente y autogestiva, un espacio de experimentación y expresión en el que cada número es dirigido por un tema abierto a la interpretación del grupo invitado de colaboradores: artistas, escritores, músicos, galeristas, cuadores, historiadores o editores.

Quality Time es la primera exposición organizada por el equipo editorial de la revista, cuya selección de obra responde a su carácter multidisciplinario y experimental como publicación. Participan Ana Navas, Dick Verdult, Bruno Gruppalli, Madeline Jiménez, Débora Delmar, Iván Krassoievitch, Daniel Garza Usabiaga, Miguel González, Alberto Blanco, Alejandra Venegas, Adrián Rivera, María Antonia Eguiarte, Carla Stellweg y Cisco Jimenez, Enrique Lanz y Alfonso Santiago.

Al mismo tiempo, se presenta el cuarto número homónimo de ERAS con la colaboración de Liliana Porter, Livia Corona Benjamin, Pablo Gómez Uribe, Johana Unzueta, Adrián S. Bara, Mario Navarro, Felipe Mujica, Jimena Schlaepfer, Ernesto González, Cynthia Gutiérrez, Tania Candiani, Javier M. Rodríguez, Romeo Gómez López, Daniel Saldaña París, Leo Marz, Daniela Bojórquez Vértiz y Gabriel Rico.

A partir del 17 de julio de 2019.

Foto: PROXYCO Gallery

— —

Studio visit: Iván Krassoievitch | Daniela Bojórquez Vértiz

Entrevista: Cynthia Gutiérrez

Convocatoria: ¿Indisciplinar la investigación!

Posted by

Por GASTV | Julio, 2019

El Seminario Permanente de Investigación Artística (SPIA) organiza el 2º Encuentro de investigación artística ¿Indisciplinar la investigación! Un foro de pensamiento y debate sobre las interrogantes que se derivan de la producción de conocimientos en el arte, es decir conocimientos situados, corporeizados y en relación.

A través de este encuentro, el SPIA convoca a una comunidad preocupada por generar otro tipo de saberes y así construir un espacio compartido donde vincular los aprendizajes de la práctica artística con otros campos de acción y de saber.

Esta edición estará dedicada a las investigaciones indisciplinadas, a partir de la pregunta: ¿cómo dar cuenta de metodologías no preconcebidas sino en construcción y reconstrucción que se cuestionan en su proceso? Se busca propuestas de procesos que irrumpan o indisciplinen tanto las estructuras académicas o institucionales como los propios marcos de referencia y acción, con la intención de trazar los nuevos conocimientos que estas investigaciones generan.

26 de agosto fecha límite de recepción de propuestas. Consulta las bases de participación aquí.

¿Indisciplinar la investigación! tendrá lugar el 07 y 08 de noviembre de 2019 en Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC).