Archivo para el abril, 2018

Studio visit | Sonia Madrigal

Posted by

Por Fernando Pichardo | Abril, 2018

Quedé de verme con Sonia Madrigal (Ciudad Nezahualcóyotl, 1978) a las 11:30 de la mañana en la estación Las Torres del Mexibús, ubicada sobre avenida Bordo de Xochiaca, a unos pasos del lugar donde confluyen los municipios de Chimalhuacán y Ciudad Nezahualcóyotl. En ese momento Sonia retrataba una bolsita que contenía fotografías en tamaño infantil de una mujer, atoradas en la valla que divide al acceso de la estación del resto de la calle.

Salimos de la parada y pasamos junto a un terreno baldío de varias hectáreas. En un principio lo confundí con una milpa, pero después supe que se trata de uno de los remanentes de lo que alguna vez fue el lago de Texcoco. El sol estaba fuerte y debajo se concentraban cientos de miles de casas, locales comerciales y cerros que en buena medida constituyen el tejido urbano del oriente del Estado de México. A lo lejos se veía el Guerrero Chimalli, erigido como un intento para fomentar el sentido de pertenencia y orgullo entre sus habitantes, lo que aún es debatible.

«Ya me han contactado antes para hacer visitas de estudio. Pero cuando se enteran que es acá les da flojera, les da miedo. No es atractivo para mucha gente», dice Sonia mientras nos dirigimos a un pasaje comercial para platicar bajo la sombra. Esperaba a que me indicara en qué momento iríamos a su taller, pero después entendí que ya estábamos en él. Desde un inicio quiso dejarme en claro que el oriente es más que un territorio para ella: es su materia prima y espacio de trabajo.

Mientras caminábamos, me comentó que uno de los objetivos en su producción es la erradicación del estigma que hay en esta parte del área metropolitana, sin caer en la exotización de sus componentes ni romantizar la precariedad a la que se han enfrentado sus habitantes por generaciones.

Desde donde nos encontrábamos se veía un puente vehicular enorme que atraviesa el Canal de la Compañía, que funciona como frontera para varios municipios de la entidad. A nuestro alrededor había calles de terracería sobre las que circulaban motociclistas y peatones. Fue en ese tipo de vialidades y en las horas que uno pasa en ellas donde Sonia se inspiró para generar su propio discurso. En 2009, la fotógrafa dirigió su atención hacia estos desplazamientos, se dio cuenta que viajar cuatro horas de lunes a viernes para trabajar en una oficina en la Ciudad de México no era lo suyo. Para entonces se había inscrito en un curso de fotografía en el FARO de Oriente.

«Empecé a identificar los objetos dentro del transporte: cómo decoran las combis y microbuses, cuál es la estética que hay en el metro, el juego de las luces y cómo se utiliza el neón. Comprendí que eran poblaciones flotantes, es decir, gente que vive físicamente en un territorio pero que desarrolla sus actividades en otro. Al identificarme con esta población me dije, claro, estoy resignificando sus espacios, apreciándolos», platica Sonia.

Los resultados de estas observaciones se materializan en la serie Tiempos Muertos, que en 2013 recibió el apoyo del programa Jóvenes Creadores del Fonca. Estas imágenes plasman la sensación de frustración, de desperdicio de vida y de amor / odio hacia el transporte que sólo quienes llevamos años transitando entre la capital y el Estado de México somos capaces de entender.

A partir de ese primer acercamiento con la fotografía, Sonia posicionó al transporte colectivo como eje temático para la articulación de narrativas. Sin embargo, con este trabajo también se dio cuenta de la vigencia de dinámicas cuyo objetivo es violentar a las mujeres. Ello dio inicio a la producción de una obra que visibiliza las relaciones entre la infraestructura y las mujeres que la utilizan:

«Son eventos a los que todas nos enfrentamos desde una forma particular, porque tienes que aprender códigos sobre cómo vestirte, cómo hablar, cómo cuidarte y cómo caminar. Si de repente viene un güey detrás de ti que viene tocándote, sabes que algo no está bien pero no lo identificas».

Los feminicidios en el Estado de México no se volvieron un asunto de dominio público hasta hace unos diez años. En esa época Sonia consideraba al fenómeno como un asunto apartado de su realidad, perceptible en lugares como Ciudad Juárez, pero su opinión cambió en 2006, cuando una mañana el cadáver de una mujer fue aventado afuera de la casa de sus padres. Con ese recuerdo en mente, Sonia incorporó la feminidad de manera más decidida a finales de 2014 en su serie La muerte sale por el oriente.

En el proceso, Sonia intervino distintas locaciones de Ciudad Nezahualcóyotl con siluetas de mujer fabricadas con espejos para establecer vínculos entre el espectador y el espacio retratado. Para esto la artista recurrió a una vivencia personal: «Cuando era niña también vivía en Neza, pero en otro punto más conflictivo. Ahí mis papás no me dejaban salir, entonces agarraba los espejos de mi casa y, no sé por qué, los distribuía y jugaba con ellos. Lo hacía porque no podía ir a ninguna parte», me platica. Para mí, las imágenes de esta serie reflejan la interiorización del miedo que las mujeres aprenden desde la infancia y la objetivización que sus cuerpos reciben cotidianamente.

De forma paralela, su trabajo cuenta con elementos que lo vinculan a una geografía específica: la de sus raíces. Para Sonia, el oriente del Estado de México es también una extensión del cuerpo de las mujeres que lo habitan, y es a través de recorridos e interacciones que ha capturado esas hibridaciones. La fotografía le ha otorgado la capacidad de abstraerse a ella misma con los lugares que camina, así como con otras mujeres. Mujer y territorio siempre aparecen unidos en su trabajo.

El resultado ha sido un compendio de imágenes que apelan por los derechos de las mujeres a eventos como la noche y la vía pública. Tomar fotografías le ha enseñado a “leer los territorios”: saber cuándo es pertinente adentrarse en ellos y cuándo es mejor alejarse. Cuando le pregunté a Sonia qué aspectos de su obra no podrían ser representados desde la mirada de un hombre, me dijo: «Creo que el hecho de salir como mujer y enfrentarte a las calles, de salir con una cámara para apropiarse del lugar. La gente te dice que no platiques con nadie, que llegues rápido a tu casa y que uses el transporte lo menos posible».

«Transitar la calle es una resistencia y hasta ahora lo noto. Hago foto de calle y ando sola».

Pero Sonia también está consciente de las limitaciones de su arte. No concuerda con los fotógrafos, nacionales o extranjeros, que retratan la realidad de su municipio con el argumento de que sus trabajos cambiarán paradigmas y retribuirán en algo a los habitantes, porque en la mayoría de los casos el reconocimiento es individual. Es honesta en tanto reconoce que todavía no ha generado un cambio de paradigmas entre los márgenes de una sociedad con una cultura tan centralizada.

«Yo hablo de lo que sucede por acá y lo muestro. Puede que pase algo o puede que no pase nada,  por lo general no pasa nada, como todo lo que sucede en estos lugares y en todo el país».

Después de platicar en el pasaje comercial durante casi una hora, cruzamos el puente que atraviesa el Canal de la Compañía para llegar a un llano muy erosionado por el tránsito de personas y vehículos. Cada centímetro del camino estaba ocupado por basura y el olor a desagüe penetraba en el ambiente. Al final llegamos a la colonia Xaltipac, considerada como el origen de los feminicidios entre los habitantes de Chimalhuacán. Al cabo de unos minutos llegamos a una calle que desemboca en el cuerpo de agua. Su función como frontera natural y el complejo estatus político que tiene son la razón por la que frecuentemente es utilizado por los asesinos para arrojar los cuerpos.

Mientras se encontraba en el proceso de producción de La muerte sale por el oriente, Sonia conoció a la activista Irinea Buendía. En 2010, su hija Mariana Lima fue asesinada por su esposo en el municipio de Chimalhuacán. En un principio, el caso fue calificado por las autoridades como un suicidio, pero se volvió emblemático al ser declarado como feminicidio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015. Al año siguiente Irinea la invitó a una iniciativa para emplazar cruces rosas: «Yo no quería documentarlo, entré en conflicto. Participé como tres o cuatro veces en las movilizaciones y ahora que lo pienso fue algo muy arriesgado. Éramos cinco personas plantándolas».

Y es que la creación del memorial incomodó a las autoridades locales desde el inicio. Bajo la premisa de que se removería la basura del lugar, la presidenta municipal ordenó su retiro. Sin embargo, una protesta en la que participaron cientos de ciudadanos de Chimalhuacán, Ecatepec y Nezahualcóyotl hizo que fueran devueltas a su sitio y además se optara por plantar otras más afuera del palacio municipal de Nezahualcóyotl en 2017. Fue en medio de ese paisaje de progreso fallido, rodeados por torres eléctricas y de frente a las leyendas «Ni una asesinada más» y «¡Ni una más!» que la violencia se manifestó ante mí de una manera latente y descarnada.

Un territorio por sí solo no es fuente de violencia. Sonia me explicó que muchas personas en la Ciudad de México enjuician al oriente de la entidad, a sus habitantes y vecindarios, cuando en muchas ocasiones ni siquiera los conocen. Argumentar que la zona es violenta por el carácter de su gente o la configuración de su terreno es una postura tan reduccionista como decir que las mujeres son asesinadas por no estar dentro de sus casas. Chimalhuacán y Ciudad Nezahualcóyotl no son una excepción dentro del tejido social mexicano, sino una fisura donde desembocan muchos de los errores que hemos cometido como sociedad.

«Hay impunidad y factores políticos que no ayudan a que la violencia se ataque. Lo veo como una incubadora de condiciones en ebullición. Muchas personas dicen «pues no pasa nada». Y así fríamente se puede matar. Se mata porque se puede».

Tras articular una opinión sobre estos hechos, surgió una serie de fotografías de calle que aún se encuentra en desarrollo. La particularidad de estas imágenes es que las protagonistas se muestran siempre al centro de la composición. En un inicio, Sonia pensaba que esos trabajos tenían una calidad menor al solicitarle a las mujeres que posaran ante la cámara, pero eventualmente encontró en este acto la posibilidad de hacer comunidad a través de la palabra. Como fotógrafa de calle, Sonia se ha preocupado por generar visualidades que no revictimicen a las mujeres asesinadas ni a sus familiares. Recuperar la pulsión de vida que hubo en cada una de ellas ha sido la manera que ella ha concebido para emanciparse de la nota roja o el fotoperiodismo, y para evitar que sus fotografías se diluyan en el flujo de noticias digitales o impresas que circulan diariamente:

«Me di cuenta que al presentar imágenes del cuerpo de la mujer lo único que lograban era violentarla una vez más. No quería hablar del problema de manera tan evidente. No quería reincidir en el mismo proceso que ellos, por lo que tuve que inventar un lenguaje que hablara sobre la violencia sin violentar».

El ejercicio representa la voluntad de Sonia por reivindicar los estereotipos de la mujer en la periferia. Se inspira en el dolor y la carencia intrínsecas de la región, para transformarlo en un homenaje a las mujeres, madres y jefas de familia que han tenido que aprender Derecho por su cuenta y que han retrasado sus duelos en su búsqueda por la justicia. Es una fotografía que presenta a la violencia de manera implícita, casi imperceptible: como casi todo lo que tiene que ver con este país. Sus imágenes honran los cuerpos e historias de las mujeres de la periferia y se utiliza a sí misma como un incentivo para forjar relaciones de sororidad. Por eso son poderosas.

Imágenes de obra: soniamadrigal.com

Fotos: Elic Jacob Herrera Coria para GASTV.

Floating Utopias, en Berlín

Posted by

Por GASTV | Abril, 2018

La muestra colectiva Floating Utopias presenta el trabajo de 15 artistas y colectivos que retoman la figura del globo inflable desde diferentes perspectivas.

En el Siglo XIX, los globos inflables inspiraron la idea de colonias flotantes, en el siglo XX se popularizó su uso dentro de los desfiles, de igual forma, en 1960 pasaron a formar parte fundamental en diversas corrientes y teorías arquitectónicas.

Bajo este contexto, los artistas Ahmet Öğüt, Anna Hoetjes, Anika Schwarzlose, Artúr van Balen, Franco Mazzucchelli, Graham Stevens, Huw Wahl, The Yes Men, Tomás Saraceno y los colectivos Ant Farm, Eventstructure Research Group, Marco Barotti and Plastique Fantastique, Tools for Action y UFO utilizan objetos inflables como herramientas para intervenciones artísticas y políticas; artistas y activistas sitúan su trabajo entre lo surreal y la funcionalidad, la ficción y la realidad. Invitan a los espectadores al juego y la desobediencia; a hacer comunidad.

Floating Utopias integra piezas compuestas con objetos neumáticos además de intervenciones en el espacio público. Se presenta en el neue Gesellschaft für bildende Kunst de Berlín hasta el 24 de junio de 2018.

Foto: Museumsportal Berlin

Con vida propia, de David Lamelas

Posted by

Por GASTV | Abril, 2018

El MALBA presenta Con vida propia, exposición monográfica de David Lamelas (Argentina, 1946), artista conceptual reconocido internacionalmente a partir de su trabajo Oficina de Información sobre la Guerra de Vietnam en tres niveles: imagen, texto y audio para la Bienal de Venecia en 1968.

La muestra incluye esculturas tempranas como El Súper Elástico (1965), Conexión de tres espacios (1966) y Situación de tiempo (1967), obras situacionistas y conceptuales realizadas en Europa a finales de los sesenta y principios de los setenta, así como Entrevista con Marguerite Duras (1970). También se integran narrativas experimentales y foto-secuencias, incluyendo Rock Star (1974) y Violent Tapes (1975), además de una serie de filmes y videos.

En la explanada del museo se emplaza una nueva versión de la obra Señalamiento de tres objetos, realizada por primera vez en el Hyde Park de Londres en 1968. A partir de esta instalación, David Lamelas ha ideado un performance bajo el título Conversaciones sobre el tema del día (2018), en el que invita personalmente a un amigo o conocido a iniciar una charla sobre una de las noticias de portada de un periódico local.

Con vida propia estará abierta al público hasta el 11 de junio de 2018 en el MALBA.

Imagen: Pacific Standard Time.

Oscar Masotta. La teoría como acción

Posted by

Por GASTV | Abril, 2018

El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), en colaboración con el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), presenta Oscar Masotta. La teoría como acción. La exposición busca reconstruir la trayectoria intelectual de Oscar Masotta (Argentina, 1930), quien fuera una figura controvertida por su dandismo y “frivolidad”; por no ceñirse al modelo de intelectual comprometido ni de intelectual orgánico.

El proyecto toma forma a partir de una investigación de cuatro años sobre la trayectoria multifacética del teórico y artista, mismo que se convirtió en una figura crucial en las transformaciones del campo cultural argentino e iberoamericano entre las décadas de 1950 y 1970. Masotta fue exiliado de su país de origen y en 1975 se estableció en Barcelona, donde introdujo el psicoanálisis de Lacan a través de grupos de estudio y con la Biblioteca del Campo Freudiano.

Oscar Masotta. La teoría como acción revela las huellas e influencias que ha dejado en Argentina, México y España, no sólo en el campo de psicoanálisis, sino también en el ámbito cultural. La exposición estará abierta al público hasta el 11 de septiembre del 2018 en el MACBA.

Foto: Oscar Masotta, El Helicóptero, Buenos Aires, 1966. | Ramona.org

Tres exposiciones temporales en el Centro de la Imagen

Posted by

Por GASTV | Abril, 2018

Centro de la Imagen presenta un nuevo núcleo de exposiciones temporales que integra retrospectivas de tres artistas: Agustín Martínez Castro (México, 1950), Teo Hernández (México, 1939) y Ricardo Valverde (EUA, 1946). Si bien, el trabajo de cada artista es particular, en cada uno es posible reconocer la capacidad de crear nuevas miradas sobre los cuerpo, la ciudad y la familia.

Piratas en el boulevard. Irrupciones públicas exhibe el trabajo de Agustín Martínez Castro entre 1978–1988, en el que las imágenes son testimonio afectivo y documento social, marcadores de complicidades entre amores y amistades fugitivas de la norma. De esta manera, Martínez Castro responde a las posibilidades identitarias, afectivas y sexuales, que las luchas homosexuales abren para otros sectores sociales del momento.

Por su parte, Estallar las apariencias: Teo Hernández integra objetos y videos que presentan una revisión crítica del archivo del artista organizada en cuatro núcleos: El Yo filmado; Derrames: mitos y conjuros; El cuerpo como vértigo; y Ciudad íntima, ciudad ruin. Así, la piezas se crean en torno a la identidad, el rito, el cuerpo y la ciudad. En los años 60, Hernández emigró a Francia en donde apostó por un cine táctil que, informado por las artes escénicas y la danza contemporánea, fuera capaz de invocar cuerpos y realidades por venir.

A su vez se presenta Experimental Sights, 1971-1996 (Miradas/Sitios experimentales, 1971-1996), de Ricardo Valverde, uno de los artistas más experimentales en la ciudad de Los Ángeles desde la década de los setenta que contribuyó a configurar la identidad y visibilidad de la cultura chicana y su entidad social. La exposición profundiza en la singularidad y contribuciones al pensamiento crítico y creativo de la fotografía, a través de las principales temáticas en la obra de Valverde: familia, retrato y autorretrato, la calle, el paisaje y el paisaje urbano, registros de su vecindario, tradiciones mexicanas y la cultura lowrider.

Las exposiciones se presentan en el Centro de la Imagen hasta el 15 de julio de 2018.

Foto: Sin título, s/f, Agustín Martínez Castro, Colección Centro de la Imagen.

Tapete Lúcido y Cuestión de tiempo en la SAPS

Posted by

Por GASTV | Abril, 2018

Sala de Arte Público Siqueiros presenta Tapete Lúcido, de Julia Rometti y Víctor Costales. Muestra que explora procesos políticos marginales a las prácticas gubernamentales de Estado, como el anarquismo en la selva amazónica boliviana o las cosmovisiones no occidentales.

En su práctica, los artistas analizan estructuras de pensamiento político y místico, a través de la simbología, las costumbres, las tradiciones artesanales, el lenguaje y el animismo, así como su relación con la flora y fauna de cada lugar. En el caso de Tapete Lúcido, Rometti Costales discurre sobre la relación entre el arte y la política, específicamente en el contexto de este espacio. Para ello, concibe las salas del recinto como un cuerpo lleno de cicatrices, mientras que los archivos y la biblioteca funcionan como una mente llena de recuerdos latentes. Estas memorias surgen de lo que fuera la casa-estudio de David Alfaro Siqueiros, que funcionara a su vez como punto de reunión para asambleas políticas así como taller abierto de arte público.

Por su parte, en Cuestión de tiempo Gina Arizpe visibiliza trabajos manuales realizados por mujeres que funcionan como instrumentos de opresión. Desde 2015, la artista regiomontana realiza una investigación acerca del cultivo de algodón en Ciudad Juárez, Chihuahua. Éste, a pesar de ser escaso, ha sobrevivido a los cambios en las leyes mercantiles y ha estimulado la migración de trabajadores al norte del país, la implementación de procesos industriales y la aparición de maquilas con mano de obra femenina.

Para su intervención en Proyecto Fachada, se hilará algodón recogido por la artista en su proceso de investigación, para tejer con éste una capa que cubrirá las ventanas de la planta baja del museo.

Tapete Lúcido y Cuestión de tiempo permanecerán en la Sala de Arte Público Siqueiros hasta el 15 de julio de 2018.

Foto: Cortesía SAPS.

Pabellón Eco 2018: Campanario

Posted by

Por GASTV | Abril, 2018

Desde 2010, Pabellón Eco se propone como un espacio para la reflexión de la arquitecta a través de instalaciones temporales en el patio del Museo Experimental El Eco, dinámica que a su vez abre un programa de actividades públicas.

Para la octava edición, Campanario fue desarrollado por TO Arquitectos, quienes retoman la idea de “arquitectura pura”, propuesta por el arquitecto Isaac Broid. Bajo este planteamiento, el espacio se integra a partir de varillas de metal y platos circulares de cobre (producidos en Michoacán) instalados de tal modo que crean una techumbre parcial en el patio. A su vez, este dispositivo se convierte en un instrumento musical que amplía el espectro del quehacer arquitectónico y logra establecer una relación con los espectadores a través de la interacción, así, el museo aloja durante dos meses un campanario.

Durante abril y mayo se llevan a cabo diferentes actividades en torno a Campanario como conversaciones, meditaciones, experimentaciones sonoras y talleres de sensibilización sonora.

Pabellón Eco: Campanario, permanecerá hasta el 20 de mayo de 2018.

Foto: feedx.top

Azul de Prusia, de Yishai Jusidman

Posted by

Por GASTV | Abril, 2018

El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) presenta Azul de Prusia, de Yishai Jusidman (México, 1963). La exposición se integra por una serie de pinturas que evocan a las cámaras de gas utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial, con las que el artista bordea las interdicciones que han mermado la articulación de la memoria del Holocausto.

En las piezas destaca el uso de tres colores: azul de prusia, que se producía en las cámaras por la fusión accidental del ácido tóxico (Zyklon B) con el hierro en los muros; tierra diatomácea, las latas de Zyklon-B contenían ácido prúsico que era infundido en gránulos, material silicio poroso; y tonos carne, que matizan los cuadros y remiten tenuemente a aquellos que fueron victimados dentro de los espacios representados.

La obra de Jusidman no muestra explícitamente presencia humana, más allá de sus rastros en los edificios y ruinas. La inclusión de personas en las representaciones del Holocausto, normalmente mediante el testigo o superviviente, genera en el espectador una empatía que le hace consciente del sufrimiento y la barbarie. En contraste, en la serie de Jusidman no se halla a la persona, sino únicamente al espacio vacío. Y el único testimonio que permite el artista es el del propio espectador, ahora convertido en el protagonista que confronta esos espacios.

Las relaciones y tensiones entre color e historia, percepción y materialidad, imagen y pintura, seducción y repulsión, conforman la médula de la serie que Yishai Jusidman ha dedicado al problema de la visualidad del Holocausto, el evento que sitúa los límites de nuestra concepción de la política y la ética.

Azul de Prusia se presenta en MARCO hasta el 15 de septiembre de 2018.

Foto: Cortesía MARCO.

Y.ES: Programa de arte contemporáneo en El Salvador

Posted by

Por GASTV | Abril, 2018

Desde el 2000, Y.ES funciona como una plataforma que gestiona espacios para la práctica de artistas contemporáneos salvadoreños, además de posibilitar vínculos con curadores, coleccionistas, galeristas y el campo artístico dentro y fuera de El Salvador.

Y.ES es una iniciativa de Robert S. Wennet y Mario Cader-Frech, quienes promueven la práctica artística salvadoreña a través de exposiciones, publicaciones, conferencias y visitas a estudio.

En 2017 se presentó Y.ES Collect Contemporary El Salvador, la primera publicación impresa y digital dedicada al arte contemporáneo salvadoreño. El libro integra veintiocho entrevistas a diferentes artistas, curadores, galeristas, directores de museos, coleccionistas y críticos involucrados en el arte contemporáneo, especialmente de El Salvador. La publicación se puede descargar gratuitamente desde aquí.

También, Y.ES ha curado diferentes muestras en Art Basel Miami, como Open sky-A cielo abierto. Extensión itinerante de la exhibición multimedia del mismo nombre llevada a cabo en 2016, que presentó el trabajo de 23 mujeres artistas contemporáneas salvadoreñas en la Sala de Exposiciones Salarrué en San Salvador, entre ellas Beatriz Cortez, Alexia Miranda, Nadie, Amber Rose y V J Thai.

Recientemente tuvo lugar De Aquí para Allá en el Palais de Tokyo, con el trabajo de los artistas salvadoreños Crack Rodríguez, Verónica Vides y Víctor Hugo Portillo. En esta muestra participó también La embajada de México presentando a los artistas Melissa Guevara, Jesús Hdez-Güero, María Raquel Cochez, Edgar León, Guillermo ‘Habacuc’ Vargas, Regina José Galindo, David Perez Karmadavis, Antonio Pichilla, Deborah Castillo, Jason Mena y Enrique Jezik.

Imagen: Y.ES Collect Contemporary El Salvador.

OGallery móvil en CCB

Posted by

Por GASTV | Abril, 2018

OGallery es una galería móvil que ha itinerado por distintos espacios del país con el fin de promover y apoyar artistas nacionales e internacionales. Este mes, OGallery está situada en los espacios abiertos del Centro Cultural del Bosque (CCB) con una selección de piezas de artistas emergentes.

Además de la instalación expositiva, se lleva a cabo una serie de conversaciones en torno al autor y la intuición en la obra de arte, el arte como transformador social y el arte emergente en el marketing.

Por su parte, desde el 13 de abril está abierta la convocatoria para incluir a dos artistas mexicanos en las propuestas de OGallery: Arte en movimiento, las bases se pueden consultar en las redes sociales del CCB.

La propuesta móvil de OGallery permanecerá en el espacio del CCB hasta el 30 de abril de 2018

Foto: Yovoyalteatro.mx

Fiesta del Libro y la Rosa en Casa del Lago

Posted by

Por GASTV | Abril, 2018

En 1995 la UNESCO declaró el 23 de abril como el Día Internacional del Libro, y como parte de esta celebración, la Universidad Nacional Autónoma de México se ha encargado de fomentar la lectura entre la comunidad universitaria y el público en general a través de la Fiesta del Libro y la Rosa.

En este marco, Casa del Lago prepara distintas actividades entre talleres, charlas y conciertos, además de un festival con diferentes editoriales independientes como Acapulco, Alias, Almadía, Anagrama, Antílope, La Caja de Cerillos, La Cartonera, Elefanta, Ediciones Era, La Chula, Matadero, Moho, Producciones Salario del Miedo, Sexto Piso, Surplus, Trilce, Zorro Rojo y Libros UNAM.

Sucederán también encuentros con escritores y se inaugurará la exposición Inventario: Breve taxonomía anecdótica de Juan José Arreola, que integra audios, fotografías y objetos personales inéditos del escritor, esto en el marco del centenario de su nacimiento. Por su parte, las actividades lúdicas estarán a cargo de Alejandro Magallanes, Dr. Alderete, Juan Carlos Palomino y Magali Lara.

La Fiesta del Libro y la Rosa será el 21 y 22 de abril de 2018 en diferentes sedes.

Imagen: Ilustración de Mizraím Cárdenas y diseño de Lenny | Fiesta del Libro y la Rosa en Morelia.

5ta Muestra de Libro de Artista

Posted by

Por GASTV | Abril, 2018

La Muestra de Libro de Artista da espacio a una selección de editoriales independientes que promueven la divulgación del trabajo de diversos artistas a través de publicaciones que se distribuyen de manera autónoma.

En cada edición, la intención es dar espacio a dichas editoriales para ser distribuidas entre la comunidad universitaria y hacer hincapié en la importancia de la edición de libros de artista. Esta muestra, tiene el objetivo de abrir un espacio de diálogo entre artistas, curadores, académicos y públicos interesados en el tema partiendo de preguntas como, ¿qué es una editorial independiente? y ¿cuál es el panorama de producción y distribución actual?

Participan ESPAC, Alumnos 47, Buró Buró, Ediciones Hungría, RRD, Mixed Media Press, Gato Negro, ERAS, Satélite y Taller de producción editorial.

La 5ta Muestra de Libro de Artista se llevará a cabo el 21 y 22 de abril de 2018 en el MUAC. Dentro de las actividades, el 21 de abril se llevará a cabo la presentación de Libros fósiles, de Alejandro Magallanes. Participan Verónica Gerber Bicecci, Selva Hernández y el autor.

Imagen: MUAC.

El sueño de Laocoonte, de Erick Beltrán

Posted by

Por GASTV | Abril, 2018

La Tallera presenta El sueño de Laocoonte, exposición individual de Erick Beltrán. Con una instalación de telones monumentales, la exhibición establece un dialogo entre el mito de Laocoonte y el presente, a través de diversas figuras míticas de la Ilíada en las narraciones de la Odisea de Homero y otros autores como Virgilio.

De esta manera, Beltrán crea un atlas icónico sobre la figura del óraculo, el testigo y otras fábulas afines, para así plantear cuestionamientos como: ¿Quiénes son los oráculos olvidados condenados a ser devorados por serpientes en el mundo contemporáneo?, ¿cómo utilizar el flujo de imágenes para retratar el territorio?, ¿cómo leer el presente en la corriente eterna de la información?

El sueño de Laocoonte se presenta hasta el 15 de julio en La Tallera, Cuernavaca, Morelos.

Imagen: LABOR.

Ella Krugylanskaya y Matt Paweski en Lulu

Posted by

Por GASTV | Abril, 2018

Lulu presenta la muestra dual de Ella Krugylanskaya (Letonia, 1978) y Matt Paweski (EUA, 1980). La obra de la artista letona está compuesta por representaciones gestualmente libres de mujeres voluptuosas, en contraste, Paweski muestra esculturas abstractas.

La exposición integra el trabajo de ambos artistas en contraposición y al mismo tiempo busca que se complementen, generando así una tensión por estas dos diferentes formas de creación.

En opuesto a la inquietante geometría de las esculturas de Paweski, las anatomías de Krugylanskaya vacilan entre una confusión de creación de marcas y una colección de círculos y líneas fugitivas. Ambas obras, cuerpos de trabajo, visiblemente empujan en contra de los límites del papel y de la escultura, impuestos artificialmente sobre ellos.

Ella Kruglyanskaya y Matt Paweski se presentan en Lulu hasta el 16 de junio de 2018.

Foto: Cortesía Lulu.

Vasijas, de Tomás Díaz Cedeño

Posted by

Por GASTV | Abril, 2018

Galería BWSMX presenta Vasijas, tercera exposición de Tomás Díaz Cedeño (México, 1983). Las esculturas de Vasijas replantean la exploración del artista acerca de la fragilidad, debilidad, deseo y representación; todo dentro de las estructuras sociales y económicas que gobiernan al extraño y contradictorio negocio de la salvación.

La muestra se integra por una serie de esculturas que, a través de un proceso al que el artista llama “remodelación morfológica”, se apropian del lenguaje matérico y simbólico de la brujería. Las piezas están montadas a la pared, de esta forma las estructuras protectoras y míticas se revisten de materiales orgánicos e inorgánicos representativos de rituales populares, tales como un clavo, una corona de espinas, semillas, pieles y diversos objetos que uno puede encontrar al deambular por los mercados de Ciudad de México. Éstos se mezclan y confunden con yeso, fibra vegetal y tela orgánica, revitalizando la técnica original que dominó en sus obras anteriores. El resultado es algo que parece piel, insólita y sintética, y que envuelve el paisaje precario y ritualista de cada escultura.

Vasijas se exhibe hasta el 07 de abril de 2018 en BWSMX.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Foto: All events.

Propuestas para una plaza en Museo Jumex

Posted by

Por GASTV | Abril, 2018

Propuestas para una plaza es un proyecto colaborativo de los artistas Fritz Haeg (EUA, 1969) y Nils Norman (Reino Unido, 1966) presente en la explanada del Museo Jumex. En esta instalación temporal, comisionada como parte de la serie Ágora: un anteproyecto para la utopía, se invita al público a imaginar y participar en una visión alternativa de la plaza del museo.

El proyecto toma como referencia los espacios al aire libre de la Ciudad de México: elementos de parques públicos y de zonas de vida silvestre que rodean la ciudad, además de integrar algunos usos informales de espacios abiertos. El diseño de Haeg y Norman para la plaza del museo se basa en los principios establecidos en el libro A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction (1977), de Christopher Alexander.

Dentro del espacio propuesto también se llevarán a cabo diferentes eventos gratuitos para familias, vecinos, trabajadores, paseadores de perros y otras comunidades locales, así como colaboraciones con agencias de diseño urbano que abordan el espacio público en la ciudad. El programa está compuesto por tres etapas en las que participan artistas, colectivos, académicos, activistas y organizaciones civiles. Las actividades se dividen en: Sesiones sobre cómo vivir juntos (abril-mayo), Pautas de ocupación (junio- julio) y Conversaciones de patio (agosto-septiembre).

Propuestas para una plaza permanecerá en la explanada del Museo Jumex hasta el 30 de septiembre de 2018.

Foto: © Abigail Enzaldo, Emilio García | Archdaily.

Futuro Imaginado en Lengua Materna (FILM)

Posted by

Por GASTV | Abril, 2018

Primal, en colaboración con Fundación del Centro Histórico a través de Zonaz de Obra, presenta el taller Interpretación de guión de cine futurista a lenguas originarias, que se lleva a cabo como parte del proyecto Futuro Imaginado en Lengua Materna (FILM), alternando sedes entre el espacio de Primal y la fundación.

Con el fin de adquirir herramientas básicas de interpretación para diversas lenguas originarias, el taller se desarrolla en 4 sesiones en las que busca aproximarse a la traducción y el doblaje al náhuatl de una película de ciencia ficción. Las sesiones se dividen en: Conceptos básicos del náhuatl, Guión, Doblaje y Dimensiones del cine. Sonoro / Narrativa / Visual.

Este taller es un ejercicio dentro de la primera etapa del proyecto, misma que contempla talleres de guión, doblaje y dimensiones del cine que darán las bases para realizar el trabajo de interpretación. Por su parte, en la segunda etapa se presentarán los resultados a través de un conversatorio entre el equipo de trabajo y activistas.

Imagen: La carga (2017).

Accionismo vienés en Miércoles de SOMA

Posted by

Por GASTV | Abril, 2018

Accionismo vienés es una publicación que profundiza en uno de los movimientos más radicales y provocadores del siglo XX. A través de semblanzas, entrevistas, textos de especialistas y artistas protagonistas, este volumen analiza la vida y obra del inquietante arte austriaco de vanguardia representado, entre otros, por Hermann Nitsch, Otto Muehl, Günter Brus y Rudolf Schwarzkogler, que en los sesenta desafió los cánones artísticos.

Violencia, sexo, revolución, destrucción, arte corporal, rituales bárbaros… este conjunto de artistas se definieron por su actitud transgresora y polémica. Sus formas traspasaron las fronteras del comportamiento permitido y por ello se cuentan entre los primeros artistas del performance.

La presentación se llevará a cabo el 11 de abril de 2018 en SOMA México, participan Michel Blancsubé, Gabriel Santamarina y Carlos Prieto.