Archivo para el enero, 2017

Arturo Hernández Alcázar, Alexandra Sukhareva y Lucas Simoes en Marso

Posted by

Por GASTV | Enero, 2017

Sólo sombra hay debajo de esta piedra roja negra, de Arturo Hernández Alcázar (Ciudad de México, 1978) agrupa la más reciente producción del artista. Hernández Alcázar, explora la idea del residuo como posibilidad escultórica y gráfica. Las piezas operan como registro para señalar una serie de problemáticas que giran en torno al tema del territorio en el contexto del despojo, la desaparición masiva, y la erosión de los modelos prevalecientes de organización política.

Hernández Alcázar reflexiona acerca de las condiciones laborales en el entorno del capitalismo neoliberal. En este caso toma la industria de la minería en México, para desarrollar su discurso a partir de objetos y fotografías encontradas; imágenes generadas a partir de procesos minerales de impresión, acciones, piezas sonoras, documentos y una serie de fundiciones (a la tierra perdida) de cobre obtenido en el mercado negro del reciclaje.

Por otro lado, en la Sala Seis de MARSO se presentará la primera exposición de Alexandra Sukhareva (Moscú, 1983) en México. Las piezas en la exhibición son parte de sus recientes investigaciones acerca de la historia e implicaciones políticas del psicoanálisis. La muestra se compone de dos piezas puestas en diálogo; una es un gran lienzo intervenido con cloro, dispuesto horizontalmente (acostado), que presenta una imagen abstracta inspirada en la estética de las animaciones y caricaturas rusas. Desde el punto de vista de Sukhareva esta estética ha mantenido la «liquidez” en la identidad rusa, característica del movimiento vanguardista.

La otra obra es un pequeño lienzo vacío montado en la pared y se refiere a las fotografías de E. Engelman del apartamento vacío de Sigmund Freud en Viena. La relación entre las piezas y la manera en que se encuentran exhibidas invitan a una reflexión sobre el sujeto y el psicoanalista. La serie de intervenciones de lienzos con cloro de Sukhareva, funcionan como metáforas de las relaciones políticas humanas. Más que representaciones estos lienzos ‘actúan’ como rastros u objetos ‘traumatizados’.

Finalmente, se presentará la exposición de Lucas Simoes (Catanduva, Br., 1980), arquitecto de formación, su obra parte de la experimentación con papel, metales, concreto, cera y silicón, jugando con las distintas resistencias y vulnerabilidades propias de estos materiales. Las esculturas de Simoes juegan con estudio espacial inherente a la arquitectura y esto le sirve como pretexto para aproximarse a los cánones estéticos del Neo- concretismo brasileño.

Tras su residencia en MARSO, Con una suerte de nostalgia, el artista nos presenta piezas que si bien son formales en su esencia, devienen en declaraciones políticas y poéticas acerca del actual entorno latinoamericano.

Las exposiciones de los tres artistas inauguran el martes 7 de febrero a las 18 horas en MARSO (Berlin #37, Col. Juárez).

Ricardo Nicolayevsky en Material Art Fair

Posted by

Por GASTV | Enero, 2017

Almanaque presentará a Ricardo Nicolayevsky en Material Art Fair para celebrar la inclusión de su serie de video-arte Lost Portraits en la colección permanente del MoMA The Museum of Modern Art.

Post-producidas a lo largo de más de dos décadas, las obras funcionan como el túnel del tiempo de un proceso poético que trasciende a la palabra; imagen fija y en movimiento de un mundo público y privado capturado hace 35 años —en un Nueva York ya inexistente— se traslada de lugar y época en un nuevo status-quo. Experimental por naturaleza, la obra captura el espíritu Punk y New Wave de un joven Nicolayevsky, observando a la metrópolis idílica del siglo XX. 

En 2016, el MoMA adquirió 61 piezas de la serie Lost Portraits, de las que se desprende este retrato total de la capital del occidente donde aparecen las calles, sus habitantes y el propio autor. El paso del tiempo ha sido la materia prima en la producción de estas obras.

“Es imposible matar el tiempo sin herirlo”, menciona Nicolayevsky en uno de sus aforismos.

Material Art Fair se llevará a cabo del 9 al 12 de febrero en Expo Reforma. La feria este año se expande a dos plantas con un nuevo diseño abierto y contará con un grupo altamente selectivo de 52 expositores de 16 países y 30 ciudades.

Foto: Almanaquefotográfica.

Ovipositor, de Pablo Vargas Lugo en LABOR

Posted by

Por GASTV | Enero, 2017

El protagonista principal de la exposición de Pablo Vargas Lugo es un poste de concreto, brutalista y funcional, un soporte inerte cuya diseminación por territorios, cada día más amplios, anuncia la penetración del vértigo de la energía y los datos. Emplazado en el espacio de exposición de la galería como un misil, el pesado poste, el Ovipositor, actúa tanto como la charada de una agresión, así como un órgano reproductor cuya carga destructiva o gestante se encuentra apuntando hacia los cuerpos celestes que se esconden tras el horizonte.

Acompañando al Ovipositor, Pablo Vargas Lugo presenta cinco pinturas colgadas a manera de estandartes, representan fundas para sables o espadas flotando sobre un fondo que sugiere, tanto un líquido, como una piedra. Los audaces patrones que las cubren, sin embargo, no tienen su fuente en la heráldica o los códigos militares, se trata de los diseños que cubren la piel de las larvas de cinco especies de lepidópteros. Aquí, el interés de Vargas Lugo por los patrones de las alas de las mariposas da un paso hacia etapas más tempranas de su proceso metamórfico, apuntando hacia su estado más vulnerable y prolongado: el de la oruga, en la cual todos los recursos crípticos y disuasivos son utilizados para asegurar la supervivencia.

Las apariencias de poder y vulnerabilidad, agresión y precariedad se intercambian entre estas obras, ofreciendo el símil de un salón de armería como protección para los dúctiles instrumentos de la regeneración.

La muestra Ovipositor se presenta en galería LABOR (General Francisco Ramírez 5, Col. Amp. Daniel Garza).

Imagen: LABOR

The Queen falls en OMR

Posted by

Por GASTV | Enero, 2017

«The Queen falls» es la última escena de Hamlet, misma que se plantea como el eje curatorial de la exposición. [The Queen falls, es además el título de la muestra que presenta un conjunto de obras realizadas por nueve artistas mexicanos e internacionales en OMR. Las obras estarán expuestas en el interior y en el exterior del espacio de la galería OMR.

La muestra habla de la tensión que surge cuando aquello que es aparentemente invisible envuelve nuevos e inesperados significados. Una vez reconsiderado esto, aquello que damos por hecho puede transformar nuestra perspectiva de lo cotidiano. Desde las nubes pintadas por Ugo Rondinone que aparecen tan ligeras como contenidas en sí mismas, las misteriosas ramas de Ast-Ast por Alicja Kwade o el ave que protagoniza la obra de Gabriel Rico Can you smell maths?, el devenir de lo que nos resulta evidente es también inexplicable: nuestro entorno puede parecer el mismo, sin embargo, la posibilidad de esa próxima jugada podrá cambiará nuestra perspectiva para siempre.

En esta muestra curada por Anissa Touati y Marc-Olivier Wahler, participan José Davila, Alicja Kwade, Jorge Macchi, Jorge Méndez Blake, Gabriel Rico, Ugo Rondinone, Tatiana Trouvé, Oscar Tuazon y James Turrell. [The Queen falls en exhibición hasta el 8 de abril en OMR.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Foto: Cortesía OMR.

Una piedra que deja de ser piedra, de Antonio Bravo Avendaño

Posted by

Por GASTV | Enero, 2017

Cargar, lanzar, golpear, romper o sembrar una piedra, sumadas al esfuerzo físico que conlleva cada una de estas acciones, son el motor reflexivo para pensar y cuestionar la apariencia inamovible de emergencia y urgencia que envuelve nuestros tiempos. Cada una de estas acciones son una provocación para intentar entender, conocer, explicar y compartir un punto de vista de nuestra realidad, realidad que es absurda pero dura y violenta en muchos sentidos y direcciones.

A sabiendas del pesimismo, además de reconocer las contradicciones y los limites incisivos en campos de lo social de la práctica artística, aún así, y no me queda de otra, y de manera simple y ordinaria, aunque no lo parezca, es que me animo a compartir el registro en video de acciones en las que se intenta entablar una relación viva con una simple y ordinaria piedra, una relación corporal y emotiva. Así como lanzar una piedra puede ser un gesto y posibilidad de defensa, sembrar una piedra puede ser un gesto de cambio e incertidumbre, esta muestra de video es un gesto para hablar de nuestro presente tan desolador pero potente.

Con esta premisa y bajo la curaduría de Guillermo Santamarina, Antonio Bravo Avendaño inaugura el Gabinete de Audio y Video Una piedra que deja de ser piedra este 3 de febrero a las 19:30 horas en el Museo de Arte Carrillo Gil.

Distopías, de Gabriel Garcilazo en el Museo Universitario del Chopo

Posted by

Por GASTV | Enero, 2017

El artista mexicano Gabriel Garcilazo (1980) presenta la exposición Distopías. Se trata de un conjunto de 35 piezas en las que aborda, a partir de la estética y documentos precolombinos, problemáticas actuales como migración, peregrinación, tráfico de personas, drogas y armas, desaparición de civiles o arquitectura improvisada como consecuencia de la extrema pobreza en regiones olvidadas en la sociedad actual; es un ejercicio de memoria que parte de dichos archivos históricos que versan sobre temáticas similares.

A Garcilazo le interesa la historia, principalmente su carga y su olvido en el presente. Los documentos en que se basó el artista para realizar las piezas son el Códice Boturini y el Códice Azcatitlan, que recrean la historia del pueblo mexica en la búsqueda de la tierra prometida; estos códices fueron hechos en dos momentos diferentes: antes y después de la llegada de los españoles; el artista realiza una tercera interpretación desde el México actual y hace referencia a esculturas prehispánicas y mapas coloniales. En Vasijas recupera una técnica de producción de cerámica pintada precolombina de Cuentepec, Morelos, su estado natal, para intervenirlas con las fórmulas químicas de las tres principales drogas que se consumen en México: efedrina, metanfetamina y cocaína.

Distopías inaugura el 11 de febrero a las 10 horas en la Galería Arnold Belkin en el Museo Universitario del Chopo.

Foto: Museo Universitario del Chopo.

Memorándum, de Héctor Zamora en el Museo del Chopo

Posted by

Por GASTV | Enero, 2017

El artista mexicano Héctor Zamora presentará una estructura con andamios que ocupará la Galería Central del Museo Universitario del Chopo, sitio donde realizará una acción con mujeres mecanógrafas.

Al igual que en otras de sus piezas, el artista establece diálogos espaciales con el lugar que interviene. Su objetivo es relacionar la fisonomía de la construcción con una actividad humana manual y mecánica; a partir de ese vínculo plantea líneas diversas de interpretación de carácter sociológico con una visión social y política relacionada con el contexto actual en México y otros países, entre ellas la burocracia y el rol femenino en la fuerza de trabajo misógino/capitalista.

Inauguración es el próximo 11 de febrero a las 10 de la mañana. Las presentaciones se llevarán a cabo los días 9 de febrero a las 11 horas y el 11 de febrero, 10 y 13 horas. 

Foto: Museo Universitario del Chopo.

Hesitating, de Andre Filipek en Amor Art Platform

Posted by

Por GASTV | Enero, 2017

Al sur de la Ciudad de México se encuentra Amor Art Platform, un espacio de arte contemporáneo gestionado por el artista Andrew Birk (EU, 1985). Esta nueva propuesta expositiva surge a partir de la remodelación del taller del artista pensado como un espacio capaz de ser modificado y adaptado según las necesidades de los artistas invitados. Asimismo Amor se convierte en una apuesta sólida que por su localización, extiende las posibilidades del circuito de espacios y galerías ubicadas en las colonias Roma y Condesa.

Hesitating es el título de la exposición de André Filipek (EU, 1992), artista que actualmente vive y trabaja Brooklyn. Yeah Maybe (Minneapolis, MN), FalseFront (Portland, OR) y Stadelschule (Frankfurt, DE) son algunas de sus exposiciones más recientes. Por otro lado, su trabajo ha sido publicado por CRITpaper (Nueva Escocia), SPEP (Portland) y Amur Initiatives (NY). Fue el fundador y director de HQHQ en Portland, OR (2013-2015).

Hesitating inaugura el próximo sábado 28 de enero a las 16 horas en Amor Art Platform (Av. San Buenanventura #165, Tlalpan).

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Foto: Amor Art Platform.

Archivos secretos en el Centro de la Imagen

Posted by

Por GASTV | Enero, 2017

El Centro de la Imagen inauguró la semana pasada Códigos de convivencia, exposición que presenta una parte del trabajo desarrollado a lo largo de seis meses por los integrantes del Seminario de Producción Fotográfica 2016 bajo la tutoría de Verónica Gerber Bicecci. Como actividad paralela a la muestra, el Centro de la Imagen convoca a la segunda sesión de reflexión en torno a los proyectos de los egresados del Seminario de Producción Fotográfica 2016 que conforman esta exposición.

Las charlas estarán organizadas a partir de las preguntas de investigación que guiaron el programa del SPF2016: ¿Qué significa para un artista tomar postura? ¿Cómo hacerlo frente a un sistema económico y político cada vez más asfixiante? ¿Cómo este contexto afecta y transforma cualquier proyecto artístico? ¿Cómo entender, leer o trabajar con las imágenes que la era digital trajo consigo? ¿Cómo producir imágenes fijas (fotografías) o en movimiento (videos) que tomen postura, que sean críticas y pertinentes sin importar su temática particular?

Este segundo evento se llevará acabo hoy 26 de enero a las 19 horas con la participación de Ana Blumenkron, Jorge Bordello, Tonatiuh Cabello Morán, Ana García, Sonia Madrigal, Cecilia Miranda y Rodrigo Morales.

Imagen: Centro de la Imagen.

Opinión | Trece

Posted by

Por Santiago Robles | Enero, 2017

En nuestro día a día buscamos señales, asociaciones o designios que nos indiquen por dónde debemos continuar nuestro camino. El deporte, el trabajo, el juego y hasta nuestra selección musical están conducidos por la reproducción de pistas y acontecimientos aleatorios que conforman nuestra suerte.

El destino nos fascina. Quizá porque tenemos deseos recurrentes, aunque sean momentáneos, de desprendernos de toda responsabilidad de nuestros actos, de no estar obligados a tomar decisiones a cada paso, y mucho menos a asumir sus consecuencias. El sino es un recordatorio de aquello que es más grande que nosotros y que no podemos controlar. Debido a esto nos interesa el azar, porque tarde o temprano puede jugar un papel decisivo en nuestra fortuna. Por la misma razón, probablemente, lo fortuito nos aterra, y no nos hemos logrado desprender, a través de varios siglos, de esa incertidumbre vital, la misma que impulsaba a los helenos a consultar por su destino a las pitonisas, formulando preguntas que iban desde si llovería al día siguiente hasta si conquistarían algún reino en un tiempo futuro.

En fechas más recientes, François Ewald aseguró que “para los surrealistas, la verdad sobre sí mismos y el mundo se encuentra en la producción misma de lo incierto. De ahí que recurran sistemáticamente a las técnicas que favorecen el azar”. Quienes participaban en este movimiento creían que existía una especie de fuente oculta de significados, un todo con el que las personas estábamos relacionadas mediante el inconsciente; sin embargo, lo que se interponía para poder acceder a este manantial era la razón. Por eso buscaban e inventaban alternativas que los liberaran de las operaciones lógicas, centrando su interés en los sueños y en las asociaciones libres. En este imaginario el artista, a través de técnicas como el automatismo, sería el encargado de revelar lo verdadero a partir de enmendar el vínculo roto con el universo.

En contraposición a esto, para Daniel Pérez Coronel (Ciudad de México, 1984) la contingencia revela u ofrece lo que Benjamin H. D. Buchloh denomina un “sentimiento inmediato de equivalencia universal e irrelevancia total de las imágenes”. Es decir, Pérez Coronel declara, a través de su obra, que no existe un ente que soporte el desafío de demostrar su originalidad, que la creación no es más que una cita —en ocasiones velada por el inconsciente—, y que ningún proceso le pertenece a un solo autor. En una actitud muy santayanesca, el artista insinúa que la vida y el mundo no son obras de los dioses, pues quizá no existan, y que la realidad está conformada por eventos generados por una casualidad insignificante.

Como punto de partida de la muestra titulada Trece, Daniel analizó su trabajo anterior, creó una lista de palabras que asoció con su obra y la dividió en cinco grupos: conceptos, materiales, acciones, aspectos formales y principios estéticos. Posteriormente, numeró cada una de estas palabras, de tal manera que los dígitos correspondieran con los de cinco dados y los tiró repetidamente a la suerte. La combinación resultante de números, en una especie de remembranza de lo luliano, le arrojó también las palabras que le servirían de parámetro para realizar cada una de las piezas que conforman la exposición.

El conjunto de obra que retuitea y desarrolla Pérez Coronel es deliberadamente subjetivo y autosuficiente, está realizado prácticamente sin presupuesto para su producción (la tierra la obtuvo de las reparaciones que se realizaron recientemente en la calle de su casa) y nos recuerda que, en palabras de Lourdes Andrade, “la aventura en el lenguaje, en la calle o en el sueño, viene a romper el inmenso muro del hastío de las situaciones previsibles y de la rutina cotidiana”.

Fotos: LADRÓNgalería.

Imagen Pública, de Israel Martínez en Arredondo \ Arozarena

Posted by

Por GASTV | Enero, 2017

Arredondo \ Arozarena presenta Imagen Pública, exposición individual de Israel Martínez (Guadalajara, 1979), misma que inaugura el próximo martes 7 de febrero a las 19 horas en la galería (Praga #27, Col. Juárez).

La exposición estará acompañada del texto de Esteban King transcrito a continuación:

Eran las 10 de la mañana y no habíamos dormido nada. La noche anterior, después de un concierto alucinante en un pequeño lugar de música experimental en el barrio turco de Neukölln, Israel Martínez me invitó a un restaurante de comida libanesa, afuera del cual tocaban unos músicos callejeros también libaneses. Martínez y yo nos habíamos conocido durante el concierto, en el cual se presentó un ensamble de artistas japonesas que tocaron con sintetizadores, bolsas de plástico, micrófonos de contacto y un violín. De la comida libanesa pasamos a un lugar decadente y seductor repleto de punks de la vieja guardia. Terminamos hablando con un par de inglesas expertas en hardcore que conocimos comprando cervezas en una Späti de la Skalitzer Strasse. En ese punto, todo se vuelve un poco confuso y borroso: recuerdo vagamente una banda de jazz con un saxofonista majestuoso y el encierro en uno de esos clubes en los que ya no sabes qué hora es (o si es de día o de noche) con música techno a todo volumen. Después de horas de completa oscuridad nebulosa, mi memoria comienza a tomar forma nuevamente cerca de Potsdamer Platz, caminando y tomando más cerveza densa y oscura. Mientras desayunábamos unos terribles currywurst, nos quedamos pasmados ante un reportaje que estaban dando en la televisión sobre la creciente ola de violencia en México debido a la guerra contra los carteles del narcotráfico.

Ensimismados, escuchando el creciente ruido de los automóviles, los pasos de los corredores matutinos y el sonido crispante de un ejército de trabajadores barriendo la calle, Martínez y yo llegamos por casualidad a las puertas del Museo de los Instrumentos Musicales. Huyendo del sol, pagamos la entrada sin ninguna expectativa, pero apenas recorrimos el pasillo que daba a un amplísimo hall, quedamos absolutamente mesmerizados: estábamos ante un mar de instrumentos antiguos. Como entre sueños, caminamos al lado de flautas, cornos y tambores medievales. Mientras retumbaba todavía la música electrónica en nuestras cabezas, nos perdimos entre viejos instrumentos con todo tipo de aspectos y ornamentos. Fue como una especie de andar por distintos momentos de la historia de la música.

Llegamos así a la zona de los clavecines, clavicordios e instrumentos con teclado que antecedieron al piano moderno. Nos detuvimos a contemplar, extasiados (y todavía un poco borrachos), sus extrañas formas y decoraciones. En algunos casos, estos pianos antiguos tenían dos juegos de teclados, de manera que se podía tocar a 4 manos, cada quien en un lado del instrumento. En otros, el arpa fue acomodada verticalmente, por lo que el piano semejaba una torre.

En distintas partes, los instrumentos tenían pintadas flores, pájaros, motivos clásicos y escenas de paisajes. Nos dimos cuenta que todos ellos produjeron una música y sonoridad única que nunca recuperaremos. Luego intentamos imaginar cómo se habrían agrupado las personas de otros siglos a escucharlos, de una manera radicalmente diferente a la que Martínez y yo habíamos experimentado a lo largo de la noche, con otro universo de sensibilidades, deseos y preocupaciones.

En ese momento caí en cuenta de que estaba a punto de perder mi viaje de regreso. Corrimos a la estación de U-Bahn. En medio de la prisa y el estruendo de la ciudad, intercambiamos impresiones sobre todo lo que había sucedido esa noche y platicamos sobre la música, los instrumentos, el sonido, la sociedad, las tecnologías, el ruido, el arte… Iniciamos entonces una conversación que no ha terminado hasta ahora.

Exhibición

El siglo XX está marcado por la introducción de las tecnologías de grabación y reproducción sonoras y visuales al ámbito de la vida cotidiana. Específicamente, los años de la posguerra marcan el inicio de un periodo en el que los soportes y aparatos musicales se consolidaron como fenómenos de masas. Desde aquellos días hasta hoy, los medios de almacenamiento, circulación y reproducción de contenidos musicales se han multiplicado y modificado sustancialmente. De los discos de vinil, las cintas de carrete, los casetes y los CD’s hemos pasado al mundo de los archivos digitales resguardados en discos duros y, ahora, a “la nube”: música en Internet, a la cual accedemos por medio de aplicaciones y herramientas digitales. Cada una de estas tecnologías ha determinado lógicas de consumo y circulación que modificaron radicalmente la socialización en torno al fenómeno sonoro.

Hasta hace no muchos años, para conseguir un disco o un casete que no formara parte del mainstream musical era necesario recurrir a un vecino que hubiera salido del país, a un amigo al que le alcanzara para comprar producciones originales o ahorrar durante semanas para acudir a comprarlo a una tienda que arriesgara contenidos ajenos a los redituables y siempre banales circuitos comerciales. Precisamente, este proyecto de exhibición toma su nombre de Imagen Pública, una tienda de música donde Israel Martínez, artista proveniente de Guadalajara, encontró un manto sonoro del cual abrevar. El local ubicado en la Avenida Alcalde de esa ciudad, ofrecía un sinnúmero de grabaciones a un precio asequible para el melómano alternativo promedio, pues vendía sobre todo copias en casetes. Para uniformarlos, “El Indio” -como algunas personas conocían a José Luis Avilés, propietario del negocio- colocaba un papel bond amarillo o rosa que contenía la información del álbum. Esa era la marca de Imagen Pública, su sello distintivo.

Imagen Pública fue un lugar de intercambio de música, pero también de ideas, conversaciones, referencias, libros y de invitaciones a toquines y a otros espacios. Junto a las tiendas El Quinto Poder, fue asimismo el sitio donde Martínez pudo acercarse a la visualidad que acompaña lo sonoro, a través de los cientos de pósteres de diferentes bandas que se empalmaban unos con otros en las paredes del local y que iban llenando, poco a poco, los cuartos de los adolescentes de la capital tapatía que a inicio de los años noventa se sentían más identificados con la estridencia y los gritos de John Lydon que con los infomerciales promovidos por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari como parte del programa “Solidaridad”, en los que participaba una distinguida pléyade de artistas como Daniela Romo, Mijares, Vicente Fernández y Lucha Villa, entre otros notables talentos nacionales.

La tienda, que tomó su nombre de la banda formada por el enfant terrible del punk inglés después de que se desintegraron los Sex Pistols, es un espacio que condensa simbólicamente las preocupaciones de las obras de Israel Martínez que conforman esta exhibición: el vínculo de la música con los soportes materiales, los cambios socioculturales que traen consigo las modificaciones tecnológicas, la distribución de contenidos, la historia de la contracultura musical, así como el sonido y el problema de la escucha como temas centrales de la sociedad contemporánea.

Imagen: Arredondo \ Arozarena.

Convocatoria | Residencia cultural en Casa Vecina

Posted by

Por GASTV | Enero, 2017

La Fundación del Centro Histórico, por medio de sus programas de arte y cultura, con sede en Casa Vecina, realiza proyectos de producción e investigación creativa e innovadora que interactúan, se inspiran y se nutren con la diversidad de contextos comunitarios de la Ciudad de México.

Mediante su residencia de investigación y/o producción cultural, Casa Vecina ponen a la disposición de los investigadores, productores, creadores y otros agentes culturales, el espacio y los medios necesarios para el desarrollo de sus proyectos vinculados a diferentes dinámicas comunitarias en la Ciudad de México. Con este propósito, Casa Vecina convoca a artistas de todas las disciplinas, investigadores y otros agentes culturales, nacionales y extranjeros, a participar en el proceso de selección para desarrollar residencias de investigación/producción cultural, modalidad sitio comunitario*, para el periodo de septiembre a noviembre de 2017.

Podrán aplicar a esta convocatoria individuos o colectivos (máximo 2 personas) cuyas propuestas partan de la vinculación, apertura de canales, profundización, interacción o diálogo con comunidades, contextos o diferentes dinámicas de cualquier zona de la Ciudad de México.

Más información de la convocatoria de residencia cultural Casa Vecina.

——

*El espacio comunitario no está sujeto a las fronteras administrativas (demarcación territorial, segmentación poblacional, etc.); el sitio comunitariose construye a partir de las dinámicas, los desplazamientos y las relaciones intrínsecas a la comunidad misma.

Foto: Apolarama.

Piezas performáticas: Conversaciones para morir un poco menos, de Pablo Helguera

Posted by

Por GASTV | Enero, 2017

Este sábado 28 de enero se llevará a cabo la presentación de las piezas performáticas Sobremesa y Metropolitan Opera Bathroom como parte de la exposición Conversaciones para morir un poco menos de Pablo Helguera, misma que busca analizar una parte de su producción artística realizada en las dos últimas décadas.

Esta muestra aborda el papel que han tenido estructuras dramatúrgicas como la ópera o el teatro en la elaboración de obras como Las brujas de Tepoztlán (2007), The Metropolitan Opera Bathroom (2008), Confesiones de otra máscara (2011), Canon (2013), Gregorio Lemercier: Diálogos con Cristo, (2014) y Casa Plarre (2015). Para esta exposición la clase intelectual de México de la segunda mitad del siglo XX, será “puesta en escena”, a través Sobremesa, la nueva producción de Helguera que en continuidad a ciertos paradigmas del teatro de participación, siete personajes invitarán para debatir la relación entre la intelectualidad y el poder político en México.

Sobremesa se presentará de 11:30 a 14:30 horas con cupo limitado para cuatro personas con acceso cada 15 minutos y Metropolitan Opera Bathroom de 12:30 a 13:00 y de 13:30 a 14:00 horas. Ambas piezas preformaticas tendrán lugar en La Tallera.

Se puede reservar lugar al correo: tallera.difusion@inba.gob.mx o al teléfono 1601190.

Foto: La Tallera.

La desnudez de la visibilidad, de Darío Villalba en Luis Adelantado

Posted by

Por GASTV | Enero, 2017

Luis Adelantado México presenta La desnudez de la visibilidad de Darío Villalba (España, 1939). En esta muestra la enfermedad es legible como la piel. La obra del artista comienza a ser un cuerpo literal: una anatomía traspuesta sobre la ciudad, las camas de hospital se relacionan con los cuerpos del enfermo, las cicatrices con las heridas futuras, incluso las abstracciones son, como el artista lo explica, muy vividas.

Se presenta también parte de su archivo de bocetos pictóricos Documentos Básicos, obras donde las imágenes todavía lo son y su futura consistencia material es una potencialidad. La madurez de su trabajo ha mostrado cómo su proceso pasa por diferentes formas de recomponer imágenes pasadas: destruirlas para realizar formas nuevas, despedazarlas en collages o repetirlas en series.

Darío Villalba es referencia ineludible para entender el arte después de la generación del informalismo, de la década de los años 50 hasta la fecha. Su obra critica el medio artístico en donde él se desenvuelve, dejando claro que no es el estilo sino el artista el que define su obra. Siempre vigente y en constante diálogo con los artistas jóvenes, la obra de Villalba explora la frontera entre la fotografía y la pintura. También explora las fronteras del objeto, la instalación y la escultura.

Esta exposición se presenta de manera paralela a la exposición retrospectiva en el Museo de Arte Carrillo Gil: Darío Villalba. Obras 1974-2015. 

La inauguración en la galería Luis Adelantado será el próximo 7 de febrero 2017 a las 20 horas.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

kurimanzutto presenta Caída libre, de Miguel Calderón

Posted by

Por GASTV | Enero, 2017

La galería kurimanzutto presenta Caída libre de Miguel Calderón. De acuerdo con el artista los halcones simbolizan la conexión del humano con la naturaleza y cuando estos animales salen a cazar crean un puente entre el cetrero y las alturas, de esta manera se pierden de vista detrás de las nubes pero vuelven al guante, fieles a la relación simbiótica que entablan con las personas.

Camaleón explora este vínculo a través de la vida de un personaje real que practica la cetrería y depende de ella como si fuera un ansiolítico para poder afrontar su realidad. La pieza consiste en un video que sigue sus pasos durante veinticuatro horas, desde su turno como cadenero en un antro de la ciudad, hasta que emerge en la madrugada para llevar a su halcón de cacería. El protagonista explora sutilmente el paralelismo que existe entre la necesidad de matar por instinto animal y las implicaciones que tiene este acto cuando se trata de un individuo.

Caída libre también presenta fotografías tomadas por Calderón durante sus viajes y filmaciones. Estas imágenes permiten entrever el universo de los cetreros desde las huellas de sus halcones. En este conjunto de obras el artista explora la relación que puede existir con los animales más allá de las palabras.

Cada libre se presenta hasta el 25 de febrero en Gral. Manuel F. Loera 42, col. Daniel Garza, Ciudad de México.

Every night temo ser la dinner, una práctica antagónica, por Iván Ruiz

Posted by

Por Iván Ruiz | Enero, 2017 

El aguijón de una fotógrafa regia: “Todo seems disconnected y todavía no sé qué es lo que busco. A lo mejor it’s something que nunca voy a encontrar or it’s something que ya encontré”. El veneno de esta frase se concentra en una modalidad léxica distante con respecto a los hablantes del centro del país y en un componente semántico que abraza la contradicción. Sofía Ayarzagoitia (Monterrey, 1987), autora de esas líneas escritas en espanglish, materializa a través de su habla fronteriza un conflicto creativo basado en la desconexión de imágenes y en el autorretrato. Es algo que viene trabajando de tiempo atrás. En 2013 realizó una serie titulada Date-break. Se trata de la documentación de un viaje a Grecia con su entonces pareja sentimental. En una entrevista para Fototazo, le contó a Alejandro Cartagena que en esas fotografías “se puede observar un proceso de autodestrucción”, en donde se cruzan “la frustración, tristeza y desilusión que sentí en ese instante.” El mismo año, otro fotógrafo mexicano compuso un ensayo sobre su duelo amoroso. En El primer día, el último, Omar Gámez (Ciudad de México, 1975) imprimió una frase lacónica en la primera página de su fotolibro: “Un día impreciso de septiembre de 2005 conocí a Clement y juntos iniciamos un romance. El 14 de diciembre de 2011 terminó. En estas páginas está la mitad de la historia”. Evidentemente, en ambos proyectos reaparece la genealogía documental de la debacle amorosa, tanto en su versión de instantáneas íntimas como de un diario fotográfico que se escribe a prueba y error, tal y como lo han practicado desde hace varios años Nan Goldin, Larry Clark, Antoine D’Agata o Slava Mogutin. Pero a diferencia de estos ensayos en primerísima persona —concentrados en atmósferas que transitan entre el dolor, la cotidianeidad y la pornografía— para su nuevo proyecto Sofía Ayarzagoitia recurrió a una estrategia que ya había puesto en práctica Omar Gámez en su diario porno-voyeur (The Dark Book, 2009). Construir un autorretrato desde la ausencia. Every night temo ser la dinner reincide en la metáfora del predador-presa pero con un añadido antropófago, en donde ritual, carne humana y animal se funden a través de once encuentros con hombres de diferentes nacionalidades radicados principalmente en Madrid, donde Ayarzagoitia realizó su Máster Europeo de Fotografía de Autor en el IED.

Mbagne, un senegalés que vive en España desde hace diez años, es presentado por la fotógrafa del siguiente modo: “Mbagne vende trips en una agency in Lavapiés. Quería hacer algo special for him, so le llevé un fish como ofrenda. Después de one week or two, empezamos a datiar”. Un proyecto de corte experiencial, en donde el cuerpo de la fotógrafa se involucra en diferentes niveles con sus modelos, es antagónico con respecto a un documental tradicional. Más aún si pensamos en un concepto de otredad determinado por el color de piel. Si como ejercicio pensamos a la negritud como una vía de exploración documental en la fotografía contemporánea y proponemos Tierra negra (1992-1993) de Maya Goded como punto de partida y Every night temo ser la dinner como punto de llegada, veremos que las diferencias son sustanciales. No en términos de mayor o menor calidad, sino en la forma de concebir, ejercer y transmitir la práctica documental. Ambos proyectos fueron producidos en una edad temprana y contaron con la asesoría experta de editores para su publicación, y en los dos se reconoce claramente una genealogía documental precisa. Lo sustancial sería entonces su aire de tiempo, su forma de inscribirse y de reconocerse en términos de identidad fotográfica. A la par de prácticas documentales sobre la otredad que se están desarrollando en este momento (proyectos de Melba Arellano, José Luis Cuevas, Giulia Iacolutti o Mauricio Palos, por mencionar un pequeño conjunto destacado), Ayarzagoitia también ha dejado atrás la figura que Lorna Scott Fox denominó, en 1993 y a partir de una radiografía crítica de nuestro contexto documental, fotógrafo escrupuloso: aquel que “trata de evitar la multitud de pecados que lo amenazan, como el exoticismo, el didacticismo, la seudo-objetividad antropológica, la fascinación clasemediera por la pobreza y lo panfletario”. El artículo de donde está extraída esta cita —“Antropoesía. La fotografía documental en México”— es una pieza clave para entender cómo se puede pensar hoy en día otra forma de documentar un entorno ajeno, como el de los once hombres que pueblan Every night temo ser la dinner. En su momento, para Scott Fox el problema de fotografiar al otroresidía en que la práctica no terminaba por ser contundente en su propósito: “El lenguaje de la fotografía documental en México es abiertamente subjetivo y a la vez respetuosamente mesurado, vive en busca de la belleza formal pero también se preocupa por mostrar algo de la realidad exterior.” Lo abrupto de las imágenes de Ayarzagoitia, su imperfección técnica y su cadencia irregular a través del encadenamiento de palabras e imágenes, todo ello no hace más que constatar que su proyecto pertenece a una nueva era documental. Guste o no (1).

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

1. Antes de que el jurado de la XVII Bienal de Fotografía de Centro de la Imagen le otorgara el primer lugar del certamen, los miembros del comité asesor de La Fábrica —compuesto por catorce personalidades de la fotografía alrededor del mundo—, declararon a  Every night temo ser la dinner como el proyecto ganador del concurso de maquetas 2016. El fotolibro ya fue presentado en ParisPhoto en noviembre del año pasado. Ayarzagoitia fue seleccionada por la revista Foam Magazine como uno de los 24 talentos internacionales de fotografía. Además, durante este año el proyecto se presentará en Red Hook Labs (Nueva York) y en Beaconsfield Gallery Vauxhall (Londres).

Fotos: Cortesía de la artista.

——

Iván Ruiz es investigador en el área de arte contemporáneo del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Es ensayista y curador.

«Trump: You are fired!» y «The Russians are coming», un muro de Carlos Aguirre y Ciler

Posted by

Por GASTV | Enero, 2017

Carlos Aguirre y Ciler (Alexis Mata) hacen en dúo una intervención sobre el muro de galería Nina Menocal, ubicada en el edificio de 4 pisos de Rafael Rebollar 56, espacio donde se encuentra el epicentro de galerías de la colonia San Miguel Chapultepec.

«Trump: You are fired!» y «The Russians are coming» son frases que reproducirán los artistas en esta pieza inmediata y alternativa que pretende sorprender y divertir a través de la sátira. A la vista de todos los paseantes y coleccionistas, para lograr intervenir este muro los artistas obtuvieron el acuerdo de los inquilinos del edificio y de la delegación, pues el patriotismo y el humor ahora resultan pertinentes.

Esta intervención será inaugurada el martes 7 de febrero a las 18 horas en la terraza del edificio ubicado en Rafael Rebollar 56, San Miguel Chapultepec.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Imágenes: Cortesía Nina Menocal.

Materia y plano, de Aidée de León e Isauro Huizar

Posted by

Por GASTV | Enero, 2017

La galería de arte on-line Artillery Arte Emergente presenta una serie de obras realizadas por los artistas Aidée de León e Isauro Huizar. Cada uno de estos trabajos formulan indagaciones acerca de la superficie que constituye a la pintura, sus materiales, procesos y referentes. Así como en una novela, donde las historias de dos personajes corren al paralelo hasta coincidir en un momento, las líneas de investigación de estos dos artistas conviven en las naves laterales de la antigua Christ Church, el primer templo de la Iglesia Anglicana establecida en 1895, para encontrarse al centro en un espacio que se niega a desvanecerse en el tiempo.

El trabajo de Aidée de León para esta exposición, indaga sobre las posibilidades de la disolución de la materia y de su condición mutable. El recurso de la abstracción le permite explorar las ideas del budismo referentes al apego y la impermanencia. Por su parte, Isauro Huizar revela una pesquisa sobre la expansión-contracción del plano pictórico, misma que logra a través de la revisión de la técnica “pliage” del artista húngaro Simon Hantaï. Huizar propone inquietudes sobre las superficies que trastocan la pintura, en un juego entre espacios ocupados por ésta y aquellas zonas que se resisten al pigmento.

Cada una de estas búsquedas revelan dos acercamientos a la pintura. Por un lado, la materia pictórica es la que afecta la superficie del lienzo, y por otra, es la manipulación del lienzo la que deja actuar al color. Aidée de León e Isauro Huizar trabajaron con el acompañamiento curatorial de Adriana Melchor.

La exposición inaugura el próximo 9 de febrero a las 19 horas en el Centro Cultural Tudor (Artículo 123 #134, col. Centro).

Foto: Cortesía Artillery Arte Emergente.