Archivo para el junio, 2016

Opinión | Prisma, de Julius Heinemann

Posted by

Por Pamela Ballesteros | Junio, 2016

«Me sería difícil decir dónde está el cuadro que miro. Pues no lo miro como se mira una cosa, no lo fijo en su lugar; mi mirada pasea en él como en los nimbos del Ser, veo conforme al cuadro o con él más que veo al cuadro mismo»

Maurice Merleau-Ponty

Como una búsqueda por estimular la proximidad del espectador con el objeto expuesto, el trabajo de Julius Heinemann (Munich, 1984) parte de reconocer las condiciones específicas de cada sitio para llevar el dibujo al terrero arquitectónico. Bajo esta idea, la dirección inicial de cada uno de sus proyectos in situ se va modificando en el proceso, como lo ha hecho, por ejemplo, en Casa de vidrio (2015) en Bogotá o en su instalación en la muestra colectiva With Institutions Like These…(2016) en Londres. En ambas, dio continuidad a los espacios asignados emulando muros traslúcidos, en plástico y tela que empalmaban los elementos interiores con los exteriores existentes.

Tomando como punto de partida la circulación particular que dicta cada espacio, para Prisma, su primera exposición individual en México [1] que se presenta hasta el 6 de agosto, Heinemann identifica las dimensiones de la galería Proyectos Monclova y propone tres momentos de acercamiento a la pintura.

El primero resuelto en una serie de cuadros de gran formato en los que el artista alemán aisla luces, reflejos, sombras, iluminación y objetos en pinturas abstractas; representaciones del contacto con las condiciones físicas que lo acompañaron durante su proceso de producción dentro de la galería. Espacio que después conecta con el fenómeno de la cámara oscura, a través de una perforación en la pared de la sala siguiente, adaptación que crea una impresión distinta de las pinturas, es decir, las miramos por segunda vez pero la posición es dada de otro modo; ejercicio para el que Heinemann parte del principio óptico de la fotografía.

El tercer momento sucede con la apertura de una de las paredes del pasillo, intervención que deja ver confusamente un espacio detrás de ella, desplegando así, otra condición del «cuadro» —ahora como ventana— y en consecuencia, otra manera de ubicarnos ante éste. Relación física-óptica con el cuadro que Maurice Merleau-Ponty refiere en El ojo y el espíritu [2] como un reflejo que completa lo que hay afuera, pero cuyo duplicado es una variedad de lo que habitamos, y es esa perspectiva lineal un punto para abrir a la pintura por muchos caminos. Idea que encuentra expresión en las piezas que Heinemann monta, en las que todos los elementos cuentan para ampliar nuestro acercamiento estético.

Para Heinemann, a diferencia del resultado estático de la fotografía [3], la pintura es el proceso en el que asimila de manera orgánica las imágenes como fragmentos del entorno. Durante una visita previa a su espacio de trabajo, me contó de su curiosidad por observar nuestra convivencia con el contexto dado y las apariencias preexistentes en éste. De ahí su búsqueda por trascender el soporte pictórico —activándolo en otras proyecciones— como estimulante de realidades alternas. Lo que hace sentido en Prisma, exposición que plantea y amplía la percepción de la pintura llevándola de una apreciación contemplativa a una experiencia en la que el sujeto y el objeto se envuelven en una relación activa.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Foto: Iván Ramírez.

——

[1] Anteriormente el artista había presentado su trabajo en la Ciudad de México en Zona Maco Sur durante la edición 2014, y en junio del mismo año montó O lo uno o lo otro, una breve exposición dentro del edificio Basurto en la colonia Condesa.

[2] Merleau-Ponty Maurice, El ojo y el espíritu, Trotta Editorial, 2013.

[3] Técnica que Heinemann estudió previamente.

Entrevista | Antonio Caro

Posted by

Por Aline Hernández / @AlineHnndz | Junio, 2016

Hace unos meses la galería de arte contemporáneo en México, kurimanzutto, impulsó un proyecto llamado Sonora 128 el cual consiste en un espacio de exhibición que se encuentra sobre un edificio localizado en la misma calle y número y cuyo soporte es una cartelera publicitaria.

En colaboración con Bree Zucker, quien funge como programadora del proyecto, Sonora 128 estará exhibiendo proyectos a partir de este año y hasta el 2018. El primero estuvo a cargo del artista alemán Wolfgang Tillmans (1968) quien presentó ¿dónde estamos? (2016) y hace unos días, se inauguró el segundo proyecto, que corrió a cargo del artista conceptual de origen colombiano Antonio Caro (1950) quien presentó Achiote (2002).

Se trata de una pieza que forma parte de un proceso más amplio que dio inicio después de que Caro [2] recibiera en 1990 un papel amate como presente. Dos años después, tras las presentaciones de Proyecto 500, Caro concibió la posibilidad de dar salida material a muchos de los temas que ahí se abordaron. Así que partiendo, como menciona líneas abajo, de una frase que de niño le repetían en el colegio: «Los indios se pintaban con achiote» decidió pintar sobre el papel amate con el pigmento que lleva en México el mismo nombre. A partir de ese momento, sus procesos han encontrado diferentes salidas y el proyecto que hoy se presenta forma parte de éste.

Sobre la intervención que llevaron a cabo en el Parque España, en la colonia Condesa, muy cerca de donde está situado el espectacular, entiendo que forma parte de la exhibición y ha sido una de las salidas que diste a este proceso.

Sí, en esta estadía en México, me he dado cuenta que la mejor manera de hablar de mis cosas no es desde la teoría ni desde la historia sino desde las anécdotas: pregunta que no lleve a una anécdota es una pregunta que no contesto. Un día hacia 1989-1990 Santiago Rebolledo, un amigo que ha sido como mi enlace y puente con México, joven artista y pintor que llegó a comienzos de los años 70 a México y se quedó, me llevó a Bogotá como regalo una pieza de amate, —conste que digo pieza porque creo que es un pleonasmo decir papel amate, o hasta un insulto—. Entonces, me cuestioné: “¿con qué la pinto?” Y me decía: “¿con productos como Windsor and Newton?” Y pensé: «No», esto no puede ser tocado por productos artificiales, debe ser tocado por productos naturales, natural con natural como el amate —ahora que he estado en México creo que pudo haber sido la cochinilla que aquí también está vigente, porque en Colombia es algo demasiado exótico—.

Pensando con qué pintarlo, recordé esta frase que nos decían en el colegio «Los indios se pintaban con achiote». Entonces voy a pintarla con achiote, pensé. Así comencé así a realizar pequeñas búsquedas, pequeñas pruebas. Ojalá nunca diga como artista «investigaciones», las investigaciones se las dejo a los científicos, los artistas no investigamos nada. Finalmente logré hacer una especie de pigmento con achiote que utilicé muchos años con la intención de posicionarme, como dicen los publicistas, como el «pintor del achiote». Un buen día, metafóricamente, el achiote me dijo: «Estoy cansado que me utilices, solamente me usas me usas y me usas, yo quiero que en tu telenovela yo sea el galán principal, hazme un trabajo sobre mí, sobre el achiote».

Eso fue en 2000 o 1999. Por ahí comencé a pensar que el achiote era un buen tema, lo tenía en mente hasta que de pronto, algún día afortunado, me topé con una cajita de chicles. Mira yo soy bastante tonto y pensé: «Chicles y achiote, chicles y achiote», que son casi las mismas letras. Sin embargo, pensé que el chiste está en escribir achiote con la palabra de chicles, con las letras de chicles y la pregunta del millón que no me contestaron el sábado es: ¿De dónde salió la ‘a’ que no está en chicles?

Finalmente lo hice, presenté al señor Achiote escrito con la tipografía de chicles. Casualmente, como decías en tu pregunta, son productos endógenos, de América tropical, entonces son extrañamente primos —una cosa que da consistencia y discurso el hecho de que sean primos— y presenté al señor Achiote. Presenté su variante venezolana que es Onoto y brasileña que es Urucu y en algún momento después de estar presentando al señor Achiote en varias partes, en cierta ocasión se forzaron las circunstancias y con base en aquella primera frase (los indios se pintaban con achiote) que aún se pintan en Colombia, comencé a pintar a la gente con achiote, una especie de juego, digamos, es arte interactivo que finalmente es un juego, un momento de comunicación muy bonito [1].

En relación al proyecto que presentas, éste también tiene relación con el Proyecto 500. En este sentido sería interesante que hablaras de los antecedentes, ¿en qué consistió este proyecto? Porque llevas tiempo trabajando en él y Achiote es precisamente una de las salidas ‘concretas’ de estas pláticas.

Con un poquito de pretensión pero también con un poquito de verdad, creo que yo debería haber sido periodista, porque le acierto a temas que cobran vigencia, me explico. En 1987, cinco años antes de los famosos eventos del Quinto Centenario dije: «Voy a hacer una propuesta artística llamada Charla de Presentación del Proyecto 500«charla porque no podía decir conferencia y Proyecto 500 era una cosa ambigua. Comencé el proyecto que consistía en una serie de pláticas que yo hacía en diversos sitios. Después se pudo catalogar como todas esas formas, disque no objetuales, pero en esencia eran pequeñas pláticas sobre el proyecto.

Partí desde cero, poco a poco fui estudiando la misma interacción con las personas que escuchaban la charla y fueron cuajando, donde uno de los ejes era lo exógeno y lo endógeno, y subyacía el problema de la identidad, problemática que para los que somos de países que fueron colonizados por España o Portugal, nos toca mucho. En estas charlas se generaron interacciones muy simpáticas. Me acuerdo que al final de una de esas charlas un señor aplaudió y se acercó a mí para felicitarme y me dijo: «Lo felicito, la cantidad de estupideces y tonterías que usted acaba de decir yo no podría hacerlas, yo soy un médico, soy un científico y para decir una frase tengo que tener una hipótesis, una teoría confirmada y datos. Yo no puedo decir todas las barbaridades que usted dijo, lo felicito por poder decir tanta estupidez junta».

Para mí era un piropo en algún sentido. Me fogueé con mucho público pero de pronto pensaba que todo eso era tan bonito pero al mismo tiempo no iba a quedar ningún objeto, no iba a quedar nada concreto. Yo soñaba con lograr hacer algún objeto que tuviera que ver con esa práctica que yo llamaba Proyecto 500. Ahí fue cuando llegó el amate y se me ocurrió pintarlo con achiote y dibujé un número 500. Entonces es el producto de una expectativa, digamos, muy vernácula. Claro que terminé haciéndola con números arábigos pero eso es a parte.

¿Y cómo funcionaban las pláticas?

Yo daba una especie de pequeña conferencia y de pronto después habían comentarios o diálogos pero lo que hacía era dar una especie de pequeños discursos.

Me gustaría pensar esto de una forma crítica. Me interesa cómo concibes ese proceso en Colombia respecto a los 500 años de colonización y el problema de identidad y mestizaje. Porque ahora que mencionas la cuestión de las anécdotas, lo primero que yo pienso cuando dices 500 años de conquista son 500 años de dominación, si bien los medios y las formas han cambiado, lo que permanece es la dominación. Pienso mucho en lo que dicen los Zapatistas, para mí tienen muchos ecos y en cuanto a Colombia también hay muchos ecos en el sentido de que también tienen conflictos muy fuertes por la tierra con las multinacionales y la venta del territorio y también con los caciques, así que me interesa saber ¿qué piensas sobre eso?

Me molesta pero me toca comenzar a responder desde la historia reciente del arte latinoamericano, con lo ambiguo que puede ser ese término, pero la etiqueta ya existe y es conceptualismo latinoamericano que es un término acuñado entre otras personas por Mari Cruz Ramírez, la teórica puertorriqueña radicada en Houston. Cuando se dio el movimiento del arte conceptual en el mundo, tal vez por primera vez con algunas excepciones, los artistas de Latinoamérica, volviendo al mismo concepto dudoso, actuaron sincrónicamente con los artistas del primer mundo, que también es otro concepto dudoso. El que fuera sincrónicamente, tal vez debió ser por dos cosas: porque habían evolucionado mucho los medios de comunicación y porque el arte conceptual se basaba mucho en ellos, entonces se juntaba mucho lo uno con lo otro. Por primera vez es algo más ideológico que teórico; por primera vez el arte conceptual nos permitió a los artistas latinoamericanos estar al mismo tiempo y en la misma corriente artística que se estaba produciendo en otros sitios del mundo.

Pero casual, extraña o particularmente, el giro que se le dio no fue hacia la estructura del mensaje, sino al contenido del mensaje. El arte conceptual latinoamericano, con raras excepciones, es de contenidos. No sé porqué sucedió pero es un hecho que los teóricos e historiadores reconocen, que el arte conceptual latinoamericano, dio un giro hacia el contenido y generalmente muy político y por eso se le llama generalmente conceptualismo latinoamericano, esa es la parte astuta de la respuesta.

Ahora, sobre ese caballito, digamos que de batalla. Pues yo era un joven que no sabía para dónde iba pero fui haciendo trabajos que tenían que ver con mi contexto, los pocos que hice fueron muy afortunados.

Ahora ya no soy tan ingenuo para pensar en el factor de cambio que mi discurso artístico pueda hacer en la sociedad, simplemente son testimonios desde el arte de una sociedad, como ha sido siempre el arte, son testimonios de un momento. En mi caso he tenido encuentros muy afortunados como la figura del líder indígena colombiano Manuel Quintín Lame (Cauca, 1880-1967) que tuvo su mayor resonancia política justo en la época de la Primera Guerra Mundial y que luchó mucho por la tierra en el Cauca y atacó ese latifundismo caucano que casi era un regreso…. A ver, es muy paradójico, Colombia quiso entrar en la modernidad y tomó herramientas casi que feudales para aumentar la productividad. Como dije una vez «Mi mejor obra es mi homenaje a Manuel Quintín» pero no por mí, por él, porque no es lo que yo hago sino él mismo da importancia a ese trabajo de homenaje.

¿Podrías hablarnos de obras más recientes, en qué estás trabajando?

Mi última obra hace alusión al problema de la minería en Colombia, un problema bastante crudo. Casualmente llegué a él porque me comenzaron a inquietar ciertos indicadores en Colombia. Le daba vueltas y vueltas durante muchos años a algunos indicadores y me preguntaba: «¿pero porqué estos indicadores?»

¿Pero indicadores económicos de qué en específico? Creo que esto tiene precisamente relación con la pregunta que antes le hice, sobre el proyecto de dominación después de las supuestas independencias, porque habría que ver independencia de qué o quién porque al final, el poder sólo cambio de manos, las formas de dominación cambiaron pero persisten y el grandísimo problema de la minería da cuenta de esto.

Por ejemplo el más concreto es la tasa de cambio del dólar, es decir ¿por qué se dan tan poquitos pesos colombianos por un dólar? (Yo soy el más neoliberal de todos los analistas economistas.) Entonces, descubrí que esto ocurría en el mercado formal porque en el mercado informal de divisas es otra cosa. Debo mencionar que nosotros en Colombia tenemos un mercado de divisas informal bastante especial. Esto es importante, por ejemplo, ya que hasta hace poco nosotros éramos los mejores falsificadores del mundo. En serio, llegaban a Colombia billetes de uno y diez dólares recién sacados de la reserva federal, los lavaban y los convertían en de billetes de cien.

Entonces, hablando del mercado formal de divisas, yo me preguntaba por qué, hasta que descubrí que llegaba mucho dinero a Colombia, muchas divisas y si llegan muchas pues hay más oferta que demanda y por eso con muy pocos pesos se podían comprar muchos dólares, pero entonces uno se pregunta: «¿Porque llegan tantos dólares a Colombia en la economía formal?» Descubrí que era por el dinero que las compañías multinacionales, especialmente las canadienses, que son la peores de todas, si tan «gentiles, tan abiertos» y son los peores del mundo. Esos dineros de la minería hacían que, con pocos pesos, se pudieran comprar bastantes dólares. Y entonces llegué ahí y entendí que quien causa este fenómeno y disturbio económico es la minería y es un problema radical en Colombia y tiene muchos ángulos.

¿Y este proceso de encuentros tiene que ver con el proyecto Minería?

Yo llegué desde mi pequeña capacidad de análisis económico. Hace cuatro años trabajo sobre ese proyecto llamado Minería. Desde entonces empecé a informarme del tema que había tocado. Sí, siempre sucede así: tocó el tema y después me empiezo a informar sobre éste. Con la minería estamos volviendo en Colombia a la época de la Conquista, ni siquiera de la Colonia sino la Conquista, cuando el caballero español pagaba un diezmo sobre el oro que extraía; en este momento la economía colombiana está replicando el modelo de 1500 y es una cosa absurda. En este sentido, nuestros presidentes son pseudo-virreyes, que viven de los diezmos que le dan las personas que van a expoliar el territorio. Es absurdo, después de la Colonia y después de la supuesta Independencia, en estos momentos tenemos un modelo económico igual al de la Conquista, igual que el de hace 510 años.

Finalmente quiero preguntar algo que subyace en algunas de las respuestas que haz dado. En una de las preguntas que formulé, contestaste: «Ya no soy tan ingenuo para pensar en el factor de cambio que tu discurso pueda tener en la sociedad, sino que es simplemente un testimonio desde el arte de una sociedad». Quisiera que ahondara un poco más en esta reflexión. 

Una pequeña anécdota. Mis primas tienen en Bogotá un colegio muy fresa y después de mucho chiste terminé haciendo un pequeño taller para los alumnos de esta preparatoria colombiana. Me divirtió ir; relativamente me trataron bien pero comprobé que sea cual sea el nivel sociopolítico económico, lo artístico en la prepa se asimila como relax, como terapia, como manualidades y no pasa de ahí. Varias veces mi actividad fue más relegada porque había actividades más importantes en el colegio. No sé tiene o no se valora el arte como manera de conocimiento, se valora lo científico, lo social porque se ha disfrazado de científico, pero no se valora el arte como posibilidad en sí de conocimiento. Tú haces arte, te quedarás ignorante, es muy profundo y se da mucho entre los educadores.

Notas

1. La acción que presentó el artista en el parque España en la Colonia Condesa consistía en eso, en pintar a la gente con achiote.

2. Antonio Caro es un artista de larga trayectoria, considerado fundador del arte conceptual en Colombia. Entre sus trabajos se encuentran instalaciones con objetos e imágenes gráficas donde emplea estrategias de la publicidad. Desde principios de los años 70 ha presentado numerosas exposiciones individuales en Colombia e internacionalmente.

 

Manifesta Journal

Posted by

Por GASTV | Junio, 2016 

Impulsado desde 2003 por la fundación Manifesta —aquella que también cobija a la bienal del mismo nombre—, Manifesta Journal es una publicación especializada en prácticas curatoriales, especialmente las que conciernen al desarrollo de las bienales. Para mantener diferentes perspectivas, la plantilla editorial se renueva cada seis números, manteniendo homologado el estilo que se estableció en su primera etapa (números 1-6).

Actualmente, han aparecido 18 números de Manifesta Journal, en los cuales se reflexiona en torno a controversias y asuntos que se ocupan de lo geopolítico y humanista en las prácticas expositivas. Todos los números pueden descargarse de manera gratuita en el sitio web de Manifesta Journal. Asimismo cada dos meses se invita a un editor para llevar a cabo reflexiones en el blog de la plataforma.

Entre sus editories invitados destaca Cuauhtémoc Medina, quien tuvo a su cargo tanto el número 13 de esta publicación, así como la curaduría de la novena edición de Manifesta, en colaboración con Katerina Gregos y Dawn Ades.

*Otros proyectos editoriales: Revista CIA | T-E-E | Revista La que arteCURA | Salon Kritik | Revista nini | Kaja Negra | Hidra + Libros | Foro de Editoriales Impresas | Editorial Cascajo | Taller de Ediciones Económicas | Gato Negro | Catálogo Contemporáneo | Ediciones Acapulco | Ediciones Transversales | Sexto Piso | Tumbona Ediciones Biblioteca Aeromoto | La Caja de Cerillos | Novela gráfica | Sur + Ediciones

Imagen: Manifesta Journal.

Sonora 113, de Iñaki Echeverría

Posted by

Por GASTV | Junio, 2016 

El nuevo proyecto del arquitecto mexicano Iñaki Echeverría protege el patrimonio arquitectónico al tiempo que propone una nueva disposición del espacio desde una perspectiva contemporáneo. Ubicado en una de las zonas más importantes y dinámicas de la Ciudad de México, Sonora 113 es un edificio donde la restauración y la intervención arquitectónicas definen la estructura central y la configuración espacial. Se trata de un edificio con ocho módulos de oficinas, que hospeda a una agencia de publicidad, una oficina de diseño e interiorismo y un espacio comercial en la planta baja. Además, incluye una plaza de acceso y un nivel subterráneo de estacionamiento.

El despacho respetó la fachada histórica del inmueble, protegida por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Al interior, la solución fue diseñar el espacio vertical de seis niveles, en un terreno de tan sólo 8 metros de frente y 409 metros cuadrados de terreno. En suma, 2,700 metros cuadrados de construcción. Para el diseño, se utilizaron materiales como la cantera y el uso de pintura color gris para respetar la restauración en los acabados de la construcción original. Algunos acabados en los muros fueron propuestos y revisados en colaboración con la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble.

Al interior, las escaleras están formadas con una estructura de acero, mientras que los barandajes están realizados a base de perfiles metálicos. La madera es utilizada para los pisos de terrazas y balcones de todos los niveles. Y para favorecer el mantenimiento, los pisos en general son de concreto pulido o con recubrimiento epóxico.

Iñaki Echeverria es un arquitecto y urbanista. Fundada en 2008, la firma que lleva su nombre se define por una práctica multidisciplinaria para ofrecer soluciones originales y prácticas a proyectos de recuperación, remediación ambiental, estrategias territoriales, diseño de paisaje y ciudad, y arquitectura y producción de proyectos.

Imagen: Cortesía.

Bastidores 2016

Posted by

Por GASTV | Junio, 2016 

Bastidores es una iniciativa mexicana sin fines de lucro. Se trata de la conformación de una plataforma curatorial interdisciplinaria que apoya el desarrollo de la pintura contemporánea en México. A partir de una convocatoria abierta, Bastidores invitó a lo más destacado de la producción local a formar parte de una experiencia enriquecedora. Los candidatos son seleccionados para crear una obra, la cual formará parte de Colección Súbita.

La propuesta de los artistas y el proceso de creación de sus piezas son el punto de partida de la plataforma. Para ello se trabajó con artistas, curadores y profesionales del medio cultural con trayectorias interesantes y diversos niveles de experiencia como Brenda J. Caro Cocotle y Michel Blancsubé, en busca de fomentar un diálogo constructivo que reflexione sobre la pintura como lenguaje artístico y conceptual. Además de contar con invitados como el curador Willy Kautz y el galerista Hilario Galguera.

Los artistas seleccionados de esta primera edición son Agustín González, Álvaro Verdusco, Andrea Bores, Daniel Lezama, Daniel Pérez, Galia Eibenschutz, Itzamna Hugo Reyes Suárez, Javier Areán, Javier Peláez y  Sofía Fernández.

A partir de hoy inicia la Semana de Diálogo, un encuentro que busca discutir el papel de la pintura contemporánea.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Foto: Andrea Bores | Cortesía Bastidores.

Pop Up Summer en Proyecto Paralelo

Posted by

Por GASTV | Junio, 2016 

A partir del 18 de junio, Proyecto Paralelo inició un ciclo de cuatro mini exposiciones individuales y de corta duración que buscan experimentar y explorar en torno a las nociones convencionales del ejercicio y el espacio expositivo. A partir de la obra de cuatro artistas, que fueron invitados para presentar proyectos inéditos, creados para contextos no galerísticos o que han permanecido resguardados por un tiempo considerable, la galería propone retomar la idea del arte y su exhibición como un encuentro activo regido por la reunión, la reflexión, el diálogo, la discusión y el redescubrimiento.

Con una duración de 10 días, cada exposición abarcará dos sábados en los que se invitará al público a tener un acercamiento directo con los artistas. El objetivo es conocer a los creadores en un contexto más amigable y cercano. Los participantes serán:

—Marco Rountree, 18 y 25 de junio. Propone una pieza en la que se relacionan una serie de imágenes  de aves, fenómenos naturales, flores, cristales y bacterias, tomadas de Youtube, con música generada con programas como Garageband. El resultado es una pieza fílmica sensorial, a la que se suma una serie de 100 collares de diseños de faldas.

—Erick Meyenberg, 02 y 09 de junio. Presenta el proyecto Black Spirit, que realizó durante una residencia en la destilería de shiky Glenfiddich al norte de Escocia. La pieza aborda la idea de la pérdida, al tiempo que contrasta los paisajes natural e industrial en la naturaleza.

—Javier  Hinojosa, 16 y 23 de julio. Presenta el proyecto Funcionalismo tropical, formado por un conjunto de esculturas y dibujos que forman parte de una investigación sobre la arquitectura funcionalista de Juan O’Gorman.

—Cynthia Gutiérrez, 30 de julio y 06 de agosto. Es la encargada de cerrar el ciclo con una serie de trabajos que desarrolló durante una residencia en Francia y en los que aborda temas habituales en su obra como la historia y la memoria, trasladados al contexto de la colección del arte y a la manera en que la acumulación puede dar lugar a una especie de desaparición.

Imagen: Facebook Proyecto Paralelo.

Revista CIA

Posted by

Por GASTV | Junio, 2016 

El Centro de Investigaciones Artísticas, o CIA, como se le conoce, es una plataforma en Buenos Aires, Argentina. Entre sus objetivos destacan un interés constante por la actualización y el debate de temas y problemáticas vigentes en los campos artísticos, así como los cruces disciplinarios y la construcción de nuevos proyectos. La sede de CIA, ubicada en la avenida Bartolomé Mitre, abre sus puertas con una programación periódica a artistas e investigadores con especial énfasis en la escena latinoamericana para habilitar el diálogo, intercambiar opiniones y trazar nuevas alternativas en esta cartografía.

Ante la negativa de la evaporación de estas discusiones nace la revista del CIA. Con una periodicidad anual, esta plataforma editorial digital se compone de artículos gestados en los seminarios y cursos impartidos en la sede, y se complementa de otros puntos de vista que nutren dichas investigaciones.

Hasta el momento han aparecido 4 números de la revista CIA, con textos de artistas y  teóricos como Roberto Jacoby, Ana Longoni, Fernando Davis, la Red de Conceptualismos del Sur y Leticia Obeid, entre otros.

Los 4 número están disponibles en la plataforma web de revista CIA.

*Otros proyectos editoriales: T-E-E | Revista La que arteCURA | Salon Kritik | Revista nini | Kaja Negra | Hidra + Libros | Foro de Editoriales Impresas | Editorial Cascajo | Taller de Ediciones Económicas | Gato Negro | Catálogo Contemporáneo | Ediciones Acapulco | Ediciones Transversales | Sexto Piso | Tumbona Ediciones Biblioteca Aeromoto | La Caja de Cerillos | Novela gráfica | Sur + Ediciones

Imagen: Revista CIA.

XII Bienal FEMSA

Posted by

Por GASTV | Junio, 2016 

En octubre de 2016 se inaugurará la doceava edición de la Bienal FEMSA. Con sede en el Centro de las Artes de CONARTE, en Monterrey, Nuevo León, se presentará la muestra Poéticas del decrecimiento. ¿Cómo vivir mejor con menos?

La propuesta curatorial se compone de dos partes: una residencia que conjuga artistas y diseñadores, y una selección de obras que forman parte de la colección FEMSA. Lugar Común es el nombre que designa el espacio de producción de la residencia. Las propuestas y reflexiones giran en torno al concepto del «vivir bien juntos»; es decir, ¿qué tipo de estrategias son las que implementamos en nuestra cotidianidad para lograr una vida equilibrada, que se aleje de presiones mercantilistas y utilitarias? ¿Es posible alinearse voluntariamente a políticas de austeridad que privilegien lo comunitario? Ubicada en la colonia Obispado, en Monterrey, esta casa se encuentra activa desde octubre 2015, y en ella se han dado cita artistas y diseñadores para producir, charlar y convivir con el público, compartiendo sus procesos que desembocarán en las piezas a exponerse en la bienal.

La comisión para Lugar Común está a cargo de Alfredo Jaar, mientras que los artistas residentes son Mariana Castillo Deball, Gabriel de la Mora, Rodrigo Hernández, Fritzia Irízar, Edgar Orlaineta, Rometti-Costales, Jorge Satorre, Melanie Smith, Daniel Steegmann y Tercerunquinto. Manuel Raeder y Atelier Romo componen los diseñadores en residencia.

Poéticas del decrecimiento. ¿Cómo vivir mejor con menos? se presentará a partir de octubre de 2016 en el Centro de las Artes, CONARTE, Monterrey.

Imagen: Bienal FEMSA.

Domingo Salvaje de Pedro Reyes, en La Tallera

Posted by

Por GASTV | Junio, 2016 

Tras seis meses de trabajo, Pedro Reyes presenta en La Tallera Domingo Salvaje, exposición compuesta por piezas escultóricas, exploraciones sonoras que colindan con los visual y plástico, y una película. La reflexión de Reyes no se constriñe a una sola temática, sino que a través de su cuerpo de obras son percibibles sus intereses con respecto a la filosofía, la música y la literatura.

Domingo Salvaje considera la ciudad en la que se emplaza, Cuernavaca, para reflexionar y retomar la historia de las comunidades de pensamiento que han transitado y habitado sus calles, las cuales han forjado formas alternativas de vida en comunidad.

El interés por los psicotrópicos desde una perspectiva etnológica se hace presente con plantas alucinógenas y otras hierbas que componen el vademecum de la medicina tradicional. Estas investigaciones dialogan con la filosofía griega, no a manera de recuento histórico, sino como colisiones de postulados filosóficos.

Domingo Salvaje podrá visitarse hasta el 18 de septiembre de 2016 en La Tallera.

Imagen: Artishock.

Antenne Books

Posted by

Por GASTV | Junio, 2016 

Fundada en Londres en 2010, Antenne Books es una editorial independiente que nació en medio de un momento vertiginoso para el medio de los libros y las publicaciones dedicadas al arte: el creciente surgimiento de editores emergentes que apostaban por el uso de tecnologías que les permitieran contrarrestar la producción en masa y a precios altos. El resultado: un movimiento que, en cierto sentido, subvirtió las dinámicas dominantes de las grandes editoriales para favorecer la creación y el surgimiento de proyectos que ofrecen otras propuestas de igual o mayor calidad y con contenidos de poca o nula salida.

Así, Antenne Books se sumó a este contexto para editar y y distribuir publicaciones de arte, fotografía, diseño, ilustración, teoría, escritura, moda y cultura. El cuidado en el diseño y en la relación entre contenido e imagen son su principal distintivo y atractivo. Y aunque comenzaron trabajando con otras propuestas editoriales como Aki Books, Hassla, Nieves, Seems y The Institute of Social Hypocrisy, actualmente mantienen colaboraciones con Mono. Kultur, Law Magazine, Mousse Publishing, Cura, S Magazine, Printed Matter, True Magazine, Lyra, Hotshoe, Osservatorio Fotografico, Penguin, Karma y Zen Foto Gallery, entre otras.

Una de sus líneas más interesantes son los libros de artistas, que incluyen el repaso de artistas como Martha Rosler, Rita McBride, Charles Beronio, Oliver Osborne, Dean Chalkley, Simon Stirling y Thomas Mailaender, entre otros creadores. Su catálogo también incluye catálogos de exposiciones, ediciones de colección, diseño e ilustración, libros de fotografía, fotolibros, zines, temas japoneses y libros de teoría escritura.

Por su parte, su plataforma en línea de Antenne Books funciona como tienda y archivo libre. Se pueden consultar algunos ejemplares así como comprar entre una amplia selección de libros, revistas, publicaciones rara o fuera de distribución y monografías.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

*Otros proyectos editoriales: Revista La que arteCURA | Salon Kritik | Revista nini | Kaja Negra | Hidra + Libros | Foro de Editoriales Impresas | Editorial Cascajo | Taller de Ediciones Económicas | Gato Negro | Catálogo Contemporáneo | Ediciones Acapulco | Ediciones Transversales | Sexto Piso | Tumbona Ediciones Biblioteca Aeromoto | La Caja de Cerillos | Novela gráfica | Sur + Ediciones

Foto: Antenne Books.

Sinfonía para 100 motocicletas: un ensayo de antropología simétrica, de José Jimenez Ortiz

Posted by

Por GASTV | Junio, 2016 

José Jiménez Ortiz (Torreón, Coahuila, 1980) fue ganador del Programa de residencia y producción artística Flora+ars natura y Casa del Lago 2015, en Honda, Tomila, en Colombia. Sinfonía para 100 motocicletas: un ensayo de antropología simétrica es el resultado de los meses de trabajo radicados en el país sudamericano.

La motocicleta es el eje de esta muestra: este medio de transporte, específicamente en Colombia, tal como pudo observar Jiménez Ortiz, articula múltiples connotaciones tanto históricas como sociales. A partir de sus vínculos con la comunidad local, se dio a la tarea de desmenuzar la relación con este transporte desde la creación de microhistorias que dieran cuenta de su importancia en ese núcleo social. Éstas se narran en soportes pictóricos, escultóricos y audiovisuales. Incluso, el artista presenta un LP a manera de repositorio de esta experiencia.

Sinfonía para 100 motocicletas: un ensayo de antropología simétrica se encuentra en exhibición desde el 25 de junio en Casa de Lago.

Imagen: Casa del Lago.

T-e-e: Taller de Ediciones Económicas

Posted by

Por GASTV | Junio, 2016 

Fundada en 2010 por Nicolás Pradilla y Gabriela Castadeña, Taller de Ediciones Económicas es una editorial independiente y sin fines de lucro completamente dedicada a difundir el pensamiento crítico en torno al arte contemporáneo y la obra de artista actuales. Su nombre es una síntesis de de sus valores e intereses: un taller, inspirado en la amplia tradición gráfica que rodea a las artes impresas en México, que propone un modelo de distribución editorial a pequeña escala, sin tirajes industriales, pero con un tratamiento muy personalizado y manual de los contenidos.

Una de sus líneas más importantes es el trabajo con libros de artistas, con la que han publicado títulos como Avistamientos (2013) de Juan Nuñez Lepe, Batalla de Ciervos (2013) de Balam Bartolomé, El desplazamiento (2012) de Miguel Fernández, Thank You Internet (2012) de Jaime Martínez o La repercusión de la línea en el espacio (2012) de Pablo Rasgado, entre otros. Por su parte, su categoría de ensayos, aunque con pocas ediciones, ofrece traducciones de textos imprescindibles para el pensamiento de la imagen y el arte contemporáneo como Historia potencial y otros ensayos (2014) de la curadora y cineasta Ariella Azoulay, y más recientemente Infiernos artificiales. Arte participativo y políticas de la espectadora (2016) de Claire Bishop.

Fuera de las lógicas tradicionales y hegemónicas del mercado editorial, actualmente Nicolás se encuentra montando un taller de producción con el fin de retomar la lógica inicial del taller; esto lo hará con proyectos editoriales que comparten ideología similar, como Cráter invertido, Islario y Hormiguero. El objetivo es que en este espacio se debatan temas de autogestión, derechos colectivos (licencias Creative Commons, por ejemplo), distribución tradicional y otras necesidades del mundo editorial y del quehacer artístico.

*Otros proyectos editoriales: Revista La que arte | CURA | Salon Kritik | Revista nini | Kaja Negra | Hidra + Libros | Foro de Editoriales Impresas | Editorial Cascajo | Taller de Ediciones Económicas | Gato Negro | Catálogo Contemporáneo | Ediciones Acapulco | Ediciones Transversales | Sexto Piso | Tumbona Ediciones Biblioteca Aeromoto | La Caja de Cerillos | Novela gráfica | Sur + Ediciones

Foto: CoolHunterMx.

Revista La que Arde

Posted by

Por GASTV | Junio, 2016 

El periodismo y la escritura también pueden ser herramientas poderosas para contrarrestar la desigualdad de género en México. En medio de un escenario crítico donde la violencia contra las mujeres es una realidad alarmante, un grupo de periodistas, psicólogas y comunicólogas unieron fuerzas para crear un medio de comunicación dedicado principalmente a mujeres, pero también para lectores críticos que independientemente de su género se interesen por levantar la voz a favor de los derechos de las mujeres y en contra de la desigualdad detonada por la cultura hegemónica de nuestra sociedad.

La que Arde es una revista digital, independiente y activista que, como su nombre lo sugiere de forma metafórica, expresa su indignación frente a la violencia de género al tiempo que propone una alternativa para hablar sobre el tema desde una perspectiva crítica y reflexiva. Su ejercicio despliega una plataforma para  hablar, investigar, dialogar, opinar y, sobre todo, difundir información útil para actuar y generar conocimiento: “La que Arde nació porque ardemos de indignación, de dolor y de necesidad de expresión ante el contexto de violencia de genero que enfrenta nuestro país. Con esta voz ardiente, cargada de pasión y fuerza, deseamos contribuir a transformar esta realidad a través del periodismo ciudadano, el uso de la tecnología y los datos como aliados frente a la violencia feminicida y la lucha activista en conjunto con grupos interesados en incidir a favor de esta causa”.

El equipo de la revista está conformado por Lydia Zarate, feminista y clerofóbica; Rossan Llorens, feminista y psicóloga; Anaiz Zamora, periodista; Bertha González Zarate, activista, abogada por la BUAP y maestra en estudios de género por el Colegio de México; y María Graciela León Matamoros, colaboradora de La que Arde, historiadora y doctorante en el Colegio de México. Sus objetivos son difundir información relacionada con la violencia de genero que enfrentan niñas y mujeres en el mundo, empedrar a las mujeres a través de la información, emplear la tecnología y el uso de datos abiertos como aliados para contribuir con la disminución de la violencia feminicida en México, ofrecer una pluralidad de voces y visiones críticas, contribuir a la reconstrucción de las representaciones hegemónicas sobre mujeres y hombres, entre otros.

Aquí el sitio web de La que Arde.

*Otros proyectos editoriales: CURASalon Kritik | Revista nini | Kaja Negra | Hidra + Libros | Foro de Editoriales Impresas | Editorial Cascajo | Taller de Ediciones Económicas | Gato Negro | Catálogo Contemporáneo | Ediciones Acapulco | Ediciones Transversales | Sexto Piso | Tumbona Ediciones Biblioteca Aeromoto | La Caja de Cerillos | Novela gráfica | Sur + Ediciones

Imagen: Hysteria.

Daniel Guzmán. Soup, Cosmos and Tears, en el Museo Universitario del Chopo

Posted by

Por GASTV | Junio, 2016 

«Todos vamos a morir» quizá sea la única certeza que compartimos universalmente como seres vivos. Asimismo, es el eje al cual se adscriben las seis piezas que componen la exposición individual de Daniel Guzmán Soup, Cosmos and Tears, que se presenta actualmente en el Museo Universitario del Chopo.

Bajo la curaduría de Michel Blancsubé, esta muestra está compuesta por seis obras que refieren a motivos e inspiraciones constantes en el quehacer de Guzmán. A través de esta selección es constatable el disímil bagaje a partir del cual el artista consolida su vocabulario, el cual va desde cómics y caricaturas, hasta elementos de la cultura prehispánica y letras de canciones.

Si bien la producción de Guzmán se había volcado en los últimos años al dibujo, en Soup, Cosmos and Tears se muestra un interés por el uso de diversas técnicas, que también comprenden la escultura, la pintura, el video y la instalación. Entre las piezas expuestas se encuentran Todo es temporal, instalación en la que, mientras el espectador recorre un corredor, se escuchan citas de varios autores; It’s a Motherfucker… retrato la materia oscura, que alude directamente a Tezcatlipoca, y The Electric Church of Lazarus, una intervención a la escultura que Daniel Guzmán presentó en la Bienal de Berlín de 2008.

Aunque la muerte es la única certeza, reconocerla como oposición al flujo desbordante que es la vida es la reflexión que termina por construir, de manera reflexiva, mordaz y jocosa, Soup, Cosmos and Tears.

Daniel Guzmán. Soup, Cosmos and Tears puede visitarse en el Museo Universitario del Chopo desde el 18 de junio de 2016.

Imagen: Cortesía Museo del Chopo.

Zsona Maco Foto y Salón del Anticuario

Posted by

Por GASTV | Junio, 2016 

Desde 2014 la feria más importante de América Latina, Zsona MACO presenta un evento alternativo dedicado al arte de las antigüedades: el Salón del Anticuario, que este año llega a su tercera edición y la segunda que comparte escenario con Zsona MACO Foto. Ambas ferias se llevarán a cabo del 21 al 25 de septiembre en el salón D del Centro Banamex de la Ciudad de México.

Con cerca de 20 expositores nacionales e internacionales, el Salón del Anticuario presentará una amplia oferta en objetos de artes decorativas, joyería, mobiliario, cerámica, relojes, lámparas, plata, tapices, textiles, libros manuscritos y piezas que datan de antes de 1960, así como esculturas, pinturas y obras gráficas anteriores a 1950. En 2015, algunos de los expositores fueron Antigua Arte y Antigüedades, Peyrelongue, Rodrigo Rivero Lake, Parada 54, Galerías Grimaldi, HQ Antigüedades y Coleccionables y Galerías Esquivel, entre otros.

Para esta edición, el comité de selección está integrado por por los anticuarios Daniel Liebsohn y Mario Uvence, mientras que le comité de evaluación está a cargo de Juan Manuel Corrales (Curador del Museo Internacional Barroco), Leonor Cortina (Presidenta del Patronato del Museo Casa la Bola) y Héxcor Rivero Borrell (Dirrector del Museo Franz Mayer).

Por su parte, la segunda edición de Zsona MACO Foto continúa con su misión de promover el coleccionismo de fotografía antigua, moderna y contemporánea, en México. En su edición inaugural en 2015, contó con la participación de galerías de la Ciudad de México, Nueva York, Caracas, Buenos Aires y Madrid, como Luis Adelantado, Artspace, La Caja Negra, Patricia Conde, Document Art, Espai Tactel, GAM, Gil Zárate, Insitu Works, RGR Art o Slowtrack.

El comité de selección de este año congrega a Patricia Conde (Directora de Patricia Conde Galería), Ana Elena Mallet (Curadora independiente) y Mauricio Maillé (Director de Artes Visuales de Fundación Televisa). La feria espera recibir a cerca de 26 galerías internacionales y un aforo de 7,500 visitantes.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Foto: Cortesía Zona Maco.

Opinión | De aglomeraciones y abstracciones fílmicas

Posted by

Por Adriana Melchor Betancourt / @loleks | Junio 2016

Tengo la manía o el hábito de evitar aglomeraciones. Es algo heredado. Los fines de semana, en particular los domingos, mi madre se despertaba muy temprano para ir al súper y así evitar a la gente congregada, supongo yo, en el departamento de salchichonería pelando su turno. También, recuerdo que una vez mi papá me llevó a un concierto de los Rolling Stones y su recomendación final para cualquier toquín fue: siempre salir antes de que acabaran de tocar para eludir el tráfico a la salida. Los dos coincidían en que lo mejor para visitar museos era, desde luego, llegar temprano y así poder mirar a gusto las exposiciones.

Ahora mis amigos y pareja padecen de estas aficiones. Para la gente normal es una descortesía pedirles que lleguen en domingo a las diez u once de la mañana para ver una exhibición. Yo he tenido que entender y ceder —y también relajarme—. Por lo mismo, tampoco soy muy entusiasta de las inauguraciones, a menos de que se trate de ver otra muestra que lleva más tiempo, entonces aprovecho porque es probable que esa sala esté despoblada. Lo que me gusta de encontrar espacios así, es que uno puede estar más tiempo frente a las obras sin sentir miradas juzgonas que piensan que eres un pretensioso por quedarte mucho tiempo o de llamadas de atención de custodios tensos. En las pocas oportunidades que he tenido de viajar a otros museos en el extranjero, siempre encuentro grupos de niños sentados alrededor de alguna pintura preguntando, platicando y discutiendo. Es algo muy inspirador. Entiendo que por las grandes afluencias de públicos es difícil que las familias convivan de esta manera frente a las obras. Lo que me interesa de esta observación es el ejercicio que tanto mediadores de arte como museos ya realizan.

¿Cuánto podríamos extraerle a una sola obra? Al escribir una reseña, por lo general, ya sea por espacio o por lo tedioso que resultaría, no puedes hablar de todas las piezas que se exponen, pero detenerte sólo en una implica que fuiste muy descriptivo o poco crítico. Uno de los libros que más me marcaron durante la licenciatura fue Otras Meninas, una compilación de ensayos realizada por Fernando Marías en torno al cuadro de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. En este libro se recuperan varios puntos de vista y acercamientos, no sólo de historiadores de arte o filósofos, también de arquitectos. Es un libro muy rico en argumentos y que hoy en día es difícil de conseguir. Dicho esto, lo que quiero proponer en este texto es una primera entrega que sólo aborde la conversación en torno a una sola obra. Como si estuvieras frente a ella.

Filme abstracto no. 1 (1967-68) de VALIE EXPORT es una instalación que consiste en un proyector de celuloide, un espejo y agua que corre. Lo que sucede en esta pieza es que el proyector sin película, colocado de manera diagonal y sobre una mesa, proyecta únicamente luz sobre el espejo, mientras que sobre de éste se ha instalado una suerte de fuente que deja abierta una corriente de agua en vertical. La luz se refleja a través de esta superficie y rebota sobre el muro aledaño, una peculiar imagen-movimiento.

Waltraud Höllinger es una artista austriaca nacida en Linz que comenzó en 1967 el proyecto VALIE EXPORT. Sus prácticas encuentran salidas hacia el cine expandido, el filme-acción, el performance, la fotografía y uno que otro ejercicio cinematográfico per sé. En particular, las obras de cine expandido de EXPORT trabajan desde las inquietudes del filme estructural/material, lo político y los límites y borramientos del cine hacia las artes. Así también, su cuerpo de obra estuvo estimulada por el análisis del lenguaje del Grupo Viena, por el tratamiento de la materia fílmica y estructural del cine de vanguardia y las experiencias del Accionismo Vienés. Las piezas de esta artista desarrollaron prácticas fílmicas que subvirtieron nociones sobre lenguaje cinematográfico convencional y de cómo el espectador puede participar de éstas exploraciones.

Es bueno recordar que Filme abstracto no. 1 se produjo hacia finales de la década de los sesenta, un momento político y social sumamente álgido. También en ese entonces había debates y oposiciones a las ideas del arte puro que defendía Greenberg. Los borramientos de los límites de la artes, las síntesis de éstas o las ideas del intermedia empapaban los aires en ese momento para formar un contrapeso no sólo en las artes sino también en lo social. Una conciencia sobre el papel del espectador, de los materiales y los medios fueron detonantes de un tipo de experimentación formal y conceptual que funcionó como preámbulo a muchas de las prácticas artísticas de hoy en día.

El cine expandido fue una de éstas. Heredero de discusiones sobre formas de obras de arte total, dicha práctica exploraba, en parte, el cómo vincular o cerrar el espacio que divide el arte de la vida. En lo que respecta al individuo, las indagaciones se situaban desde la posición del sujeto en relación a los mecanismos de representación de la realidad tanto del cine como de los medios de comunicación. La imagen, la pantalla, el dispositivo e incluso el sonido, servían para desmantelar una idea de lo real manipulada y creada a partir del orden mediático. ¿Cómo crear estos espacios libres en donde la audiencia pueda refugiarse de estos mecanismos? Empapados por el happening y el performance, para los artistas que exploraron esta clase de prácticas audiovisuales la activación de su audiencia era significativa. Muchas veces colocando a los espectadores en situaciones incómodas y provocadoras.

La obra que se propone aquí no necesariamente es una afrenta directa al espectador, es un tipo de exploración sobre lo cinematográfico tanto de la materialidad de su soporte, como de su máquina y estatuto conceptual. Filme abstracto no. 1 produce momentos de experimentación con la pantalla y a la par multiplica la superficie y el marco que la sostiene. Abstrae la imagen que es luz y tiempo a un sólo y perpetuo instante que se repite una y otra vez en mancuerna con el sonido y movimiento del chorro de agua. Al no proyectar desde el soporte del celuloide, la imagen se expande o muda para ser desdoblada, y sin el recurso del montaje, la idea primigenia de una imagen en movimiento es expuesta desde sus elementos más simples. Un instante sincrónico.

 

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Genealogías del arte contemporáneo (1952-1967)

Posted by

Por GASTV | Junio, 2016 

Cuatro años atrás, en agosto de 2012, se efectuó el coloquio “Genealogías del arte contemporáneo en México (1952-1967)”, en el Museo Arte Contemporáneo (MUAC). Las ponencias y charlas que tuvieron lugar arrojaron luz acerca del periodo comprendido en esos quince años, las cuales se vieron materializadas en el espacio expositivo en Desafío a la estabilidad (MUAC, 2014), con su respectivo catálogo.

Ahora, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM pone a disposición del público en general, de manera gratuita, un e-pub descargable de «Genealogías del arte contemporáneo (1952-1967)». Esta compilación, coordinada por Rita Eder, ofrece una visión inédita acerca de las transformaciones que tuvieron lugar en los campos artísticos, donde se alteraron las concepciones entre los objetual y lo representacional. Asimismo, da cuenta de las manifestaciones interdisciplinarias y colaborativas, las cuales iniciaron nuevas tradiciones.

Entre los autores de esta publicación se encuentran Gabriela Álvarez, Angélica Beltrán Trenado, Rita Eder, Daniel H. Escoto, George Flaherty, Claudia Garay Molina, Pilar García, Angélica García Gómez, María García Holley, Daniel Garza-Usabiaga, Andrea Giunta, Serge Guilbaut, Juan Hernández Islas, Cristóbal Andrés Jácome, Jennifer Josten, Esteban King Álvarez, Marisol Luna Chávez, Elva Peniche Montfort, Israel Rodríguez, Natalia de la Rosa, Mariana Sainz, Itala Schmelz Herner, Regina Tattersfield, Paola Uribe Solórzano, Álvaro Vázquez Mantecón y David M.J. Wood.

En el portal de UNAM se puede descargar el e-book de “Genealogías del arte contemporáneo en México (1952-1967)”.

Imagen: www.ebooks.esteticas.unam.mx

Retrospectiva de Martín Soto Climent, en Lulu

Posted by

Por GASTV | Junio, 2016 

En un esfuerzo colaborativo y casi endogámico, Lulu presenta una exposición retrospectiva de Martín Soto Climent, curada por Chris Sharp, ambos fundadores de este espacio.

El trabajo de Martín Soto Climent se ha caracterizado por incluir objetos que se han construido, en la mayoría de las ocasiones, bajo una mirada femenina: ropa de mujer, artículos de casa, recuerdos, fotografías encontradas y antiguas. A través de la recolección y selección de estos vestigios, se dispone a transformarlos no a través de una incidencia física sobre ellos, sino desde la sutilidad de la recontextualización espacial.

A través de su nueva disposición, pareciera que los objetos liberan una especie de deseo y sensualidad inherentes; el halo erótico de estas prendas y posesiones tiene algo de freudiano, y resuena en los límites de los psicológico y lo surreal. Aunado a ello, hay un rasgo que se destaca: la faceta ética que gobierna esta nueva conceptualización.

Esculturas, fotografías, instalación y video componen esta exposición; además, a través de Mousse Publishing, aparecerá en el otoño la primera publicación monográfica del artista.

Martín Soto Climent. Retrospectiva estará en exhibición hasta el 6 de agosto de 2016.

Imagen: Lulu.