Archivo para el enero, 2015

Entrevista | Tamara Ibarra

Posted by

Por Pamela Ballesteros / @apoteosis | Enero, 2015 

Tamara Ibarra ha enfocado su experiencia en trabajar e investigar sobre espacios artísticos independientes. En 2013 inició el proyecto Tomar la Ola, una investigación que parte del surgimiento de grupos de autogestión artística en la ciudad de México. Las estrategias de vinculación y visibilidad, y la información de ambas redes, serán recopiladas en una publicación que se planea para este año.

01—¿Qué te llevó a comenzar esta investigación sobre los espacios independientes en la ciudad de México?

Mientras estudiaba artes en La Esmeralda dirigí OVO (2009-2011), un espacio independiente para mis compañeros de la escuela. Éste funcionaba como una respuesta ante la demanda estudiantil por el derecho a exponer en la galería de la institución, sin que hubiera un filtro de selección.

En ese momento no había otro espacio, dirigido por alguien de nuestra generación, y me quedé sin diálogo. El proyecto terminó cuando me fui de intercambio a Alemania. Durante aquel periodo fuera del país, fui siguiendo en redes a mis compañeros de generación y pude ver, a distancia, que se estaban consolidando como grupos y espacios, como Neter, Cráter Invertido (que entonces se hacían llamar Grupo De), El Gran Cristal y LAC.

Al volver en 2012 quise intercambiar experiencias con ellos y conocer el problema al que cada uno respondía. Un amigo editor me propuso hacer una publicación de estos lugares. Después de unas seis entrevistas, observé que el campo artístico en México, estaba completamente llano y seguro como para soportar y consolidar esas propuestas. Todo estaba puesto para ser tomado y me parecía muy claro por el panorama sólido: reconocimiento de los artistas mexicanos en el extranjero, la inclusión empresarial en el arte por medio de fundaciones, la permanencia y éxito de las galerías nacionales, el interés de los artistas jóvenes por proyectarse a través de las redes sociales, y el reconocimiento de los ejercicios realizados por las generaciones de los setentas, ochentas y noventas. Aunado a las deficiencias de las políticas culturales gubernamentales, era cuestión de tiempo para que hubiera una oleada de espacios, colectivos y grupos. Así sucedió, pero incluso más rápido de lo previsto. Dado que en ese momento no habían personas —desde las instituciones— observando esto de cerca, convertí la publicación en una investigación, que arrancó en 2013 bajo el nombre Tomar la ola. Presente de los espacios independientes.

02—Al día de hoy, ¿qué espacios integran la red de Boomerang, y cómo ha sido la labor de reclutamiento?

Trabajo en dos redes que involucran a los espacios independientes, Y,EI y Boomerang.

Y,EI es un grupo cerrado que coordino en Fb, y congrega en un solo espacio virtual a todos las personas mencionadas durante la investigación Tomar la Ola. La red está integrada por 280 miembros, el 90% de ellos son artistas que gestionan espacios independientes en el país, y el resto son curadores, críticos o artistas que, dadas sus reacciones con estos espacios, funcionan en la red como observadores —aunque también hay algunos de Colombia, Puerto Rico y Argentina, porque se han vinculado con los espacios de aquí—. La función de Y,EI es informar y apoyar en la operatividad a los artistas-gestores mediante la difusión de sus eventos y las notas que salen de ellos en otros medios, de este modo los integrantes de la red conocen qué artistas dirigen los otros espacios, las propuestas artísticas y nombres de los artistas que presentan sus símiles, y además observan la periodicidad y diversidad de los eventos que los otros realizan. El objetivo es que los artistas conozcan todo el espectro de ese movimiento del que forman parte.

Boomerang Red, en cambio, es un proyecto público con deseos comunitarios, realiza encuentros coordinados por un colectivo formado con integrantes de otros colectivos: Yóllotl Alvarado/Cráter Invertido, Magda Luz/Luz y Fuerza, Sergio González y Danna Levin/RAT, Euri González, Jimena Schlaepfer y Tania Ximena/Neter, Mónica Castillo/La Curtiduría, y yo.

Boomerang Red tiene una particularidad: no trabaja con un directorio como médula, es decir, no hay que ser “miembro” para formar parte de él, ni pagar por algún servicio. Para ser parte sólo hay que estar presente en los encuentros y dialogar. Por supuesto que tenemos un directorio con los nombres de quienes han asistido, pero nosotros apelamos al tet-a-tet, al diseño personalizado de la red. Operamos creando una plataforma de encuentro para artistas que trabajan en formatos de autogestión (espacios de exhibición, colectivos, grupos y/o proyectos), nosotros ponemos el lugar y aventamos preguntas; ellos crean las discusiones, las propuestas y sus propias redes. Boomerang respeta las autonomías, no hay una red impuesta, las redes la crean individualmente los que asisten a los encuentros, ellos deciden con quienes continuar vinculándose pasado el evento; hay quienes amplían la red que ya tenían, pero también hay quienes llegan sin tener contactos y en ese encuentro que organizamos encuentran proyectos similares con los que pueden apoyarse en un futuro.

Siguiendo la metáfora del objeto que le da nombre, los encuentros pueden realizarse en cualquier momento, no hay periodicidad pero estamos atentos al momento en que es urgente establecer diálogos o crear vínculo, etcs, entonces lanzamos el Boomerang y no sabemos quiénes llegarán con él.

03—La autogestión de artistas jóvenes, la multidisciplina y la adopción de nuevos formatos de exhibición, ¿son características que los podrían definir?

Es muy pronto para decir qué define a mi generación, pero sí podemos hablar de la autogestión y la colaboración por donde hay que empezar a leernos para entender aquello en lo que vayamos derivando. En ese punto estamos practicando la transdiciplina, al usar y distorsionar a conveniencia de todas las prácticas a nuestro alcance, sin que podamos predeterminar la forma que adquirirá.

La autogestión y los formatos experimentales de exhibición no son nuevos como prácticas, conocemos toda la historia detrás, y sin embargo, acudimos a ellas como punto de partida, hay un sentido de continuidad, no buscamos empezar de ceros tal vez porque no se ha terminado de decir algo que inició en otra década o porque de modo subconsciente, sabemos que la idea de continuidad, es en sí una postura antisistémica.

Aunque por la investigación conozco las propuestas de muchos de los artistas jóvenes (24-34 años) que trabajan en México y ya hay líneas de trabajo muy definidas, los tiempos convulsos pueden darle una vuelta a lo que conocemos y sorprender incluso a los que la integramos. Creo que todo estará basado en estrategias, esa es la palabra clave que sigo.

04—¿Consideras que el trabajo colaborativo ha emplazado ya un nuevo circuito artístico en la actualidad?

Por supuesto, la diversidad de espacios de exhibición y lugares de diálogo y estudio que hace cuatro años ni siquiera existían ha derivado en una cartelera muy vasta de eventos alternos, incluso, más extenso que el establecido, conformándose un circuito que, más que antagónico o paralelo, es coexistente al del mercado y al institucional.

Esta relación de coexistencia se ha dado por la aceptación con la que han sido recibidas estas iniciativas en un escenario que demanda propuestas, hay una avidez de consumo dentro de la misma comunidad artística, lo que ha permitido la entrada de estos colectivos y espacios al mercado del arte (tenemos el caso de la galería Yautepec y la feria de arte que ellos dirigen, Material Art Fair) y la inclusión de estos proyectos a diversos museos (MAM, MuAC, Casa del Lago y Museo del Chopo). El beneficiado de esta relación independencia-institución, aparentemente contradictoria, es el público, porque puede acceder a propuestas emergentes bajo filtros que ya conocen y a la que no tendrían acceso de otro modo. Esto es porque los espacios independientes son realizados por y para los mismos artistas. El público está integrado en su mayoría por artistas de la misma generación que dirigen estos espacios, y saben que el sistema flexible y rotatorio los pone, un día de público y otro de expositor. Así, hay un entendimiento de participación crítica por el simple hecho de asistir y de estar presente en estas iniciativas.

05—¿Cuál es la resonancia de las prácticas de este circuito local en el contexto del arte?

La proyección nacional e internacional de algunos artistas que gestionan estos espacios es el resultado más visible. Ellos están trabajando en la promoción dentro de las redes virtuales y esto implica que entren en contacto y diálogo con sus símiles en otros países. Se trata de un networking muy válido considerando que no hay un asunto de poder y subordinación sino de empoderamiento horizontal. Sin embargo, al igual que en otros periodos, el proyecto colaborativo o de exhibición que sirvió de plataforma es ignorado, no pasa a una segunda etapa de visibilidad y eso me parece es porque responde a intereses y necesidades demasiado locales que no pueden ser significativos fuera de ese contexto, son propuestas experimentales pero temporales.

Esta oleada de espacios reinició, antes que en México, en otros países latinoamericanos como un indicador de la falla de las políticas culturales y del estado de emergencia social resultado de un neoliberalismo avasallante. Argentina, Colombia, Brasil, Guatemala han creado redes, algunas fallidas y otras más exitosas. La red creada por argentinos llamada “Gestión autónoma de arte contemporáneo”, ha intentado abarcar un espectro más amplio de países, y son ya diecisiete, los que la integran actualmente. México, aunque ha llegado posteriormente, se ha sumado de modo rápido, debido a que todos los actores del circuito independiente supieron organizarse creando redes a partir de coincidencias geográficas, afectivas e ideológicas pero, sobre todo, entendieron su función actual dentro del arte: diseñar plataformas para visibilizar las voces.

06—El surgimiento de espacios independientes tiene que ver con una  especie de oposición al concepto de institución. Actualmente el trabajo de algunos artistas que integran estos espacios se exhibe en museos, e incluso, se vende en galerías. ¿Dirías que esto contradice su statement?

Hay que recalcar que los espacios no dependen en ningún sentido de La Institución, ésta no determina ni la selección de actividades, ni la participación de determinados artistas y no influye en la toma de decisiones. No trabajamos con La Institución sino con las personas que trabajan en ella, eso podría sonar ingenuo de no ser porque reconocimos a los artistas —que pertenecieron a colectivos en otras décadas o que pertenecen incluso ahora—, y que están trabajando dentro de museos, fundaciones o escuelas. Ellos son el lubricante de esta maquinaria, son los que están haciendo posible los diálogos, y los mediadores que conocen de primera mano las necesidades de los artistas.

Hay que considerar también el momento histórico y la coyuntura por la que atravesamos. Los espacios independientes de ahora se enfrentan a problemas que atraviesan no sólo a grupos de artistas, sino a un país. No estamos buscando ruptura sino eliminar grietas, hacer puentes, y el único modo es la colaboración mediante la búsqueda de intereses comunes por muy pequeños que sean.

Con esto quiero decir que está superada la idea de que el enemigo es la institución cultural o el mercado del arte. El problema sobrepasa esos aparatos. Creo que lo que se ha entendido es que hay que trabajar en comunidad, en sociedad, y eso implica dialogar con todas las voces. Esto ha sido un ejercicio, a mi parecer, muy bueno en el que todos hemos salido ganando al conocer los mecanismos con los que los demás operan, pero sobre todo, hemos entendiendo cuál es la función de cada uno dentro de esta cadena en este momento.

Volviendo a la última parte de tu pregunta. No me parece incongruente que los EI usen un espacio de exhibición pagado con los impuestos de todos los ciudadanos. Al contrario, es el lugar idóneo para darles a conocer al público institucional los proyectos realizados desde esa, casi precariedad, donde la única moneda que se mueve es el valor simbólico de las ideas. Por otro lado, ese es el único modo en que las personas que asisten a los museos conozcan los diferentes procesos que accionan los artistas para producir, visibilizarse, mantenerse y cuestionar su contexto.

Hace unos meses hice un mapeo colaborativo dentro del espacio de La Galería de Comercio en Casa del Lago. Quería saber qué espacios independientes conocía la gente, —aunque ya esperaba que no supieran de su existencia—, la sorpresa fue encontrar en esos mapas que el público institucional considera los espacios culturales como cualquier lugar de esparcimiento. Así que en el mapa, lo mismo ponían un museo que un mercado, una feria o una iglesia. Hay mucha distancia entre el público y las exposiciones, más de lo que creen dentro de las instituciones. Así que estoy a favor de que los espacios independientes sean un puente. Creo firmemente que, si el público actual institucional crece a la par que los artistas de estos espacios, la distancia entre el público y obras, será mínima con el paso de los años. Esa mediación a gran escala desde la institución fue lo que faltó en las décadas anteriores: educar a un público, por eso, la gente de esas generaciones —a excepción de los artistas, y no todos— no comprende las obras.

En el mes de agosto del año pasado tuvimos un encuentro Boomerang y usamos, por primera vez, una plataforma institucional, Casa del Lago, donde invitamos a hablar a todos esos artistas pertenecientes a colectivos y que ahora trabajan dentro de instituciones. Ahí hablaron de sus luchas dentro de la comunidad artística durante las décadas de los setenta, ochenta y noventa. Nosotros hemos heredado sus triunfos y derrotas, pero ahora son ellos los que pueden abrir las puertas para el cambio que quisieron, es un momento de trabajo intergeneracional. (El PDF de esa charla lo pueden descargar en la página fb de Boomerang Red, se titula “Enlaces Iónicos. La relación entre los espacios/proyectos Independientes y la Institución”)

07—En el último número de CAÍN, Daniel Garza Usabiaga menciona que “el problema del grupo es una sobre identificación” cuestión que divide y excluye. ¿Qué debilidades o contradicciones encuentras en el discurso, o en la dinámica de los espacios independientes?

Hace unos días me reuní con Daniel, a razón de mi investigación, para charlar ampliamente sobre el texto que mencionas y su experiencia en relación a su trabajo con artistas que pertenecen a espacios o grupos.

Cuando él señala la “sobreidentificación” de los grupos no está hablando de las prácticas al interior, sino de cómo se circunscriben en una comunidad artística más amplia o dentro de la sociedad. La búsqueda de afinidades crea separación al no incluir intereses comunes mas democráticos, no obstante, a mi parecer esa visión no pertenece a quienes ejercen estas prácticas, sino a los de afuera: la institución, el mercado y los artistas que deciden no participar.

Otro concepto de exclusión que menciona es el uso institucional del término “generación”. El problema radica que donde los artistas han buscado afinidades los otros han encontrado categorizaciones. Esto conlleva a un error usual en la historia del arte y que ha sido ejercido por los grupos culturales al poder: invisibilizar demasiado pronto a los artistas que no pertenecen a una práctica en boga, y por ende, segregarlos.

Es la presencia de “los otros” —los que observan—, la que nos acerca a la búsqueda de contradicciones, las cuales están sujetas al deseo de los “de afuera” y no a las funciones de estas prácticas. La incongruencia está en querer reconocer los espacios de un sólo modo, tratar de definirlos cuando sus formas son orgánicas y sus estrategias cambian continuamente ante las necesidades inmediatas. Este año, por ejemplo, ha iniciado con la diversificación de actividades dentro de los espacios.

Cuando se decide abrir un espacio ya se conocen los pros (visibilidad, expansión de redes) y contras (precariedad, demanda de tiempo), y sabemos que a cada acción llevada a cabo estarán apareciendo los cuestionamientos —internos y externos— por la aparente imposibilidad de no poder salirse completamente de un sistema al que no se acepta. Y es, en ese escenario —aceptado de antemano—, el lugar donde se puede ejercer la confrontación, entonces no hay contradicción.

08—Como espacio de producción artística independiente ¿cómo lograr una auténtica injerencia social o incluso una especie de activismo?

El activismo es una elección personal antes que una postura artística.

La mayoría de los espacios independientes que exhiben arte contemporáneo no se relacionan abiertamente con el activismo, aún cuando los artistas que los dirigen pueden tener una posición política. En la marcha del 20 de noviembre y actividades posteriores, muchos de los espacios no se pronunciaron al respecto desde sus fanpages, en cambio sí lo hicieron desde su páginas personales; tampoco se manifestaron en un contingente de espacios y colectivos, las posturas se tomaron desde lo individual, no así por ejemplo, las páginas de las galerías e instituciones y la pregunta es: ¿por qué?

El deseo de intervenir fuera del “terreno artístico” puede ser ambicioso y utópico pero necesario en esta época de deslave, y abrir un espacio de exhibición en estos tiempos, más que contestatario, es visto como estratégico dentro del circuito artístico pero, inscrito desde lo social, sí te vuelve un activista el tener un espacio de producción a partir de la autogestión, la colaboración y la precariedad, frente a un sistema cultural que maneja grandes recursos pero los malgasta en gigantes vacíos de contenido. Entonces, en el momento de urgencia, separar los campos de acción (el artístico y el social) facilitó el intento de injerencia al disipar sospechas de oportunismo.

Esta división casi no existe en los espacios que se encuentran en provincia (Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tijuana) porque sus prácticas inciden de modo directo en sus comunidades, en esos lugares los artistas, —habitantes originarios de ese territorio—, con su trabajo cotidiano y las constantes búsquedas de estrategias, pueden ver fructificar su esfuerzo en un corto y mediano plazo y, que responde a que no son eventos simbólicos ocasionales con los que intentan modificar la realidad. Las afectividades reales tienden a ser efectivas.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Opinión | David Cope: Beethoven escrito por computadoras

Posted by

Por Sandra Sánchez / @phiopsia | Enero, 2015

Existe un viejo decir que afirma que el arte se adelanta siempre a su época. El precepto puede ponerse a discusión; sin embargo, lo que sí es ineludible es que la experiencia estética siempre viene cargada de conceptos con los cuales nos aproximamos a ella; es en un segundo momento, cuando podemos generar nuevos conceptos para juzgar y expandir nuestro entendimiento sobre lo sucedido. La operación no es tan sencilla, pero en el eterno devenir de lo humano siempre aparecen nuevas propuestas.

Tal es el caso de la música realizada por David Cope, un científico y compositor de San Francisco, que tiene como eje de investigación la relación entre música e inteligencia artificial.  El artista creó un software llamado EMI (Experiments in Music), el cual, a partir de algoritmos, puede interpretar musicalmente la información que se les otorga para sintetizarla en una nueva propuesta. Por ejemplo, a partir de la música de Beethoven, el programa propuso una nueva sinfonía de una hora.

Ante piezas como la de Cope se ponen en duda conceptos como la originalidad del artista, la creatividad como acto de la voluntad y la autoría. ¿Quién escribe las partituras de la sinfonía? ¿Los algoritmos? ¿Las constantes del software? ¿El azar? ¿A quién pertenecen? La figura del genio creador se evapora, lo que queda es una paralela entre ciencia y arte donde la experiencia estética sigue presente. En palabras de Cope: «Composición musical es programación» y «programación es composición”. Entonces, dónde se encuentra la música, ¿en el proceso o en la resultante?

Además de sus propuestas informáticas y musicales, el trabajo de Cope incluye la producción de teoría. En 1996 presentó en el Simposio sobre Composición y Computer Modeling la conferencia «Mimesis du style et de la structure musicale”; en el título mismo vislumbramos la problemática que abren sus propuestas en el uso de conceptos como estilo e imitación. Sin embargo, su libro más importante, referente indispensable para los estudios sobre música en la actualidad, es New Directions in Music, cuya primera edición fue en el 2000 y a la fecha va por su séptimo tiraje. Aunque en los ejercicios de David Cope es evidente la necesidad de revisar los conceptos que usamos para hablar de arte y experiencia estética, tendríamos que pensar si juicios establecidos a partir de la mirada moderna de la contemplación, el significado, la belleza, la armonía y lo sublime siguen siendo pertinentes para otros tipos de producción actual.

Lámpara Industrial Facility W152

Posted by

Por GASTV | Enero, 2015

Del próximo 3 al 7 de febrero se llevará a cabo la Stockholm Furniture Fair 2015. La empresa sueca de iluminación Wästberg y la oficina de diseño con sede en Londres, Industrial Facility, presentarán su primera colaboración.

La Industrial Facility W152, es una lámpara LED electrónica que proporciona energía universal mediante tres salidas USB, cuenta con detección de necesidades de carga y la alimentación de energía a un ritmo más rápido. Forjada de un cuerpo de aluminio sólido, el dispositivo de iluminación inteligente proporciona hasta 3 amperios de potencia. Se puede suministrar ya sea como lámpara independiente, montada en la pared, o incorporada a una superficie.

La iluminación moderna poco tiene que ver con electricidad actualmente, pero sí con la electrónica, que proporciona un mayor control, conservación de energía y mayor longevidad. Esta transformación es una oportunidad para establecer nuevas posibilidades para el punto de encuentro entre la luz y la electrónica.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Opinión | Colectivo Panal

Posted by

Por Andrea García Cuevas / @androclesgc | Enero, 2015

La arquitectura no sólo se construye con concreto, varilla y cemento; no es solamente soluciones formales o diseños estéticos. La arquitectura es, principalmente, un espacio de experiencias. Un espacio que se puede habitar, leer, reconfigurar, transmitir. Y sus principales protagonistas: las personas. Así lo entiende el Colectivo Panal, un proyecto definido por su lema: “Arquitectura para todos”.

Panal no es sobre arquitectura, se trata de gente. Fue fundado en 2012 por Addi Gutiérrez (1990), Selene Patlán (1989) y Yesica Santiago (1988), después de observar una tendencia en las dinámicas que se establecen con los espacios arquitectónicos y que, en consecuencia, afectan el concepto de la arquitectura en general.  A saber, una relación mediada por factores socioeconómicos. De acuerdo con las integrantes, la mayoría de la gente cree que “sólo quienes pueden pagarlo, pueden tener derecho [o acceso] a la arquitectura y el diseño”.

Este contexto definió sus objetivos. Las tres jóvenes arquitectas decidieron emprender una iniciativa basada en pequeñas acciones, para intervenir en la narrativa de lo cotidiano. Su práctica no se define por resultados finales sino por el desarrollo de procesos. Así, trasladan la disciplina a una zona de intercambio en diferentes niveles, ya sea para fomentar la lectura o apropiarse del espacio público.

En 2013 formaron parte de «Guerrereando» en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Se trató de un evento que buscaba incentivar la cultura del peatón y las caminatas urbanas a través de intervenciones públicas. Panal propuso pequeños estantes efímeros cargados con libros, que invitaba a la gente a intercambiar publicaciones y recorrer la ciudad. Más tarde, la idea de un trueque de libros la trasladaron al proyecto #RegalaUnMomento, donde invitaron al Laboratorio de Arquitectura Básica para ocupar la Plaza Santa Veracruz, en el Centro Histórico de la ciudad de México, con una librería diseñada con cajas de madera.

#RegalaUnMomento también contó con la participación de otros arquitectos que se apropiaron de diferentes plazas de la zona Centro, con el objetivo de activar lo público del espacio. Entre ellos, 3ARch con Espacio NO espacio y Bulao en la Plaza Gante, mientras que Panal creó la dinámica de Avioncitos mensajeros.

Uno de los principales proyectos de este trío es su propuesta para el Parking Day México, que convoca a artistas, diseñadores, peatones y activistas para trabajar en equipo y transformar, por un día, la zona destinada a un lugar de estacionamiento. Así, Panal convirtió esa área en una sala de lectura a nivel de calle, construida con elementos mínimos. Con tan sólo dos superficies y algunas tablas de madera, crearon dos asientos públicos que, en sus respaldos, contenían libros. Dispuestas una frente a otra, las dos estructuras rompieron la cotidianidad ordinaria de un lugar de estacionamiento y trazaron un punto de encuentro.

Colectivo Panal continúa desarrollando proyectos y asegura: “tenemos la convicción de seguir trabajando para que nuestro lema sea una realidad”.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

COBE diseñará oficinas en Alemania

Posted by

Por GASTV | Enero, 2015

El grupo arquitectónico danés COBE ha ganado un concurso para diseñar el nuevo edificio de las oficinas de Adidas en Herzogenaurach, Alemania. La estructura en forma de rombo llamada Adidas Meet & Eat, es una adición al World of Sports, campus de la compañía deportiva que pretende reunir a atletas, visitantes y empleados bajo un mismo techo.

El techo, con aletas verticales de concreto y vidrio, es un símbolo del icónico logotipo de rayas de la marca. Con flexibilidad y multifuncionalidad, la estructura de 11 mil metros cuadrados tiene capacidad para adaptarse a diferentes climas con ventanas plegables de piso a techo. Las paredes transparentes permiten la entrada de luz natural, así como ventilación cruzada, lo que reducirá la necesidad del aire acondicionado en la estructura. El diseño, basado en la filosofía de Adidas (rendimiento, pasión, integridad y diversidad) incluye espacios para reuniones y conferencias, un restaurante y una sala de exposición.

COBE superó a otras 39 firmas de arquitectura participantes como REX, Sauerbruch Hutton, y Zaha Hadid Architects. World of Sports está programado para completarse a finales de 2018.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

 

Bonhams subasta 33 piezas de Banksy

Posted by

Por GASTV | Enero, 2015

La casa de subastas Bonhams, de Londres, subastó 33 obras de Banksy el 28 de enero. Las piezas forman parte de la colección de Steve Lazaride, el primero en lucrar con las creaciones del artista.

Lazaride sostuvo una relación profesional cercana con Banksy al inicio de su carrera, y es en parte responsable del éxito global que éste ha tenido. El ojo que el comerciante tuvo para prever la aceptación que los esténciles, serigrafías y pinturas tendrían, fueron una pieza clave para impulsarlo. Lazaride sostiene que con esta subasta quiere observar el comportamiento del mercado del arte y ponerlo a prueba.

“Los consumidores no son aficionados, son coleccionadores muy serios”, sostiene el experto. En la última década, el trabajo de los artistas urbanos ha ganado popularidad y prestigio, elevando su estatus y cambiando la forma de ver sus obras.

La respuesta del público fue entusiasta. De las 33 piezas puestas en oferta, se vendieron 31, la mayoría por encima del precio inicial. La menor cantidad reunida fue de 5,317 libras, para Silver Flag; por otro lado, una de las propuestas más elevadas fue para Precision Bombing, un esténcil sobre lienzo que retrata siluetas negras dentro de la mira de un arma y recaudó 40,000 libras.

06 | Bahidorá: El Lineup

Posted by

Por Erich E. Mendoza / @elvatodeplop | Enero, 2015

En el contexto de la creciente gama de festivales de música en México, el Carnaval de Bahidorá sobresale de entre todos gracias a la interesante dinámica que desarrolla en uno de los parques ecológicos más hermosos de nuestro país. En una atinada combinación entre naturaleza, música y convivencia, esta celebración no solamente nos ofrece un espacio alternativo en materia sonora, sino que nos abre las puertas a un concepto que durante dos días, nos hace ajenos a la realidad para sumergirnos tanto en una dimensión de colores y propuestas internacionales, como en las cristalinas aguas de Las Estacas.

Bahidorá es uno de los festivales más estéticos en México, y antes de que febrero caiga, y llegue el momento de empacar y viajar al carnaval, vale mucho la pena ir conociendo a algunas de las propuestas cuya presencia en el lineup de este año, prometen ofrecer un concepto completamente distinto al de otras ediciones.

01—Hollie Cook

A través de suaves melodías pop que se fusionan con su propuesta reggae, la cantante británica Hollie Cook no simplemente es un talento a seguir por su calidad musical, sino por lo bien que se adapta a su propuesta a todo el cálido concepto de Bahidorá. Hija de una corista quien participaba en Culture Club y del ex-baterista de Sex Pistols, Paul Cook; Hollie cuenta con una serie de figuras sumamente representativas guiando su paso por la escena internacional, que además de sus padres, también incluye la tutela y apoyo del icónico Boy George.

El dinamismo que Cook aplica en su música es el resultado de participar en varios proyectos con tendencias diferentes. Así como su suave voz puede navegar por dulces ritmos regge-fusion con sólidas bases en el roots, también, ha logrado adaptarse a sonidos mucho más distorsionados y rápidos, como el punk y el post-punk.

En conclusión, Hollie Cook está lejos de ser una artista cuyo talento sea único de un género. El dinamismo y la versatilidad que implementa en su música la hace uno de los talentos más representativos de la edición 2015 del carnaval y, honestamente, es difícil imaginar que regrese a México en fechas cercanas, así que este es el momento, y Bahidorá, el lugar.

02—Osunlade

Diferentes facetas conforman la carrera de Osunlade, pues a pesar de establecerse como un músico cuya mayor inspiración proviene del oeste de África, su lugar natal se encuentra en Missouri, donde a temprana edad se interesó por la música y eventualmente con el paso de los años, llegó a componer jingles para Plaza Sésamo durante la década de los ochentas. A partir de ahí, el compositor se dedicó a formalizar su proyecto solista y a principio del nuevo milenio, compartió su primer matrial de estudio titulado Yoruba Records: El primer año, dando inicio a una lista que al día de hoy cuenta con 8 discos, y Aquarian Moon el tema que lo lanzó a la fama.

La música dance de Osunlade se ha mezclado con diferentes ritmos y vertientes sonoras tales como el latin-soul y el R&B. A mediados de la primera década del 2000 se convirtió en uno de los DJs más activos de la escena norteamericana debido a su dinámico estilo que no se centraba en una sola tendencia sonora, sino exploraba con diferentes propuestas como el jazz y la música tradicional de Yaruba (Nigeria).

Escuchar a Osunlade es regresar en el tiempo, y a la vez viajar al futuro. El último material que liberó tiene un enfoque mucho más apegado a la música house, que no se desprende por completo del concepto dance que tenía en 2005, el cual siempre contó con elementos representativos del folklor de dicha región a la que siempre hace alusión en la mayor parte de su música. Esto mismo le convierte en un talento a seguir durante, ya que con tan sólo escuchar una canción entendemos que, su set, nos dará un espacio de celebración y baile.

03—MC Melodee + Cookin Soul

Aunque originaria de Amsterdam, el estilo de MC Melodee frente al micrófono se acerca mucho al de figuras estadounidenses del hip-hop de los noventas: fluido, preciso y con pocas incursiones en el doble tiempo, ya que la intención principal es desarrollarse sobre el beat en el que se desenvuelve, Melodee es una rapera contemporánea pero cuyo estilo nació en la vieja escuela.

Desde muy joven construyó un interesante paso en la escena con su proyecto La Melodia, con el cual logró establecerse en Europa como una de las promesas contemporáneas más sobresalientes, y la apuesta definitivamente no fue en vano. Después de haber trabajado con Cookin Soul en Electronic Love, Melodee decidió unirse a este dúo de productores para lanzar el mixtape Check Out Melodee en 2012, y de ahí en adelante han sido dos años de estrenos, giras y una exquisita entrega del mejor hip-hop europeo que se esté generando actualmente.

04—Dam Funk

Es muy curioso que, cuando hablamos de músicos y productores reconocidos, solamente hacemos mención de sus pasos más exitosos y no de sus primeros pasos. Dam Funk, como muchas veces se ha mencionado, es un auténtico hombre de principios y reglas. Sus inicios fueron los de un aprendiz junto a Leon Sylvers III, quien le proporcionó experiencia y conocimientos que eventualmente le llevarían a firmar con Stone Throw Records, y a abandonar su concepto que a bien podríamos catalogar como bedroom-funk, ya que básicamente Damon solamente hacía música ahí.

De ahí en adelante, por muchas influencias que recibiera, por muchas invitaciones a dedicare más al hip-hop que a otra cosa, por muy tentativo que fuera brincarse a otros sonidos, Dam Funk siempre, siempre se desarrolló sobre una base funk. Y era algo un tanto obvio quizás, pues desde antes de firmar con una disquera importante, el originario de Pasadena ya había dado vida a Funkmosphere, un proyecto que se enfocaba en hacer fiestas semanales donde géneros como el boogie, modern-soul y por supuesto el funk, ofrecían un espacio para que distintos DJs y talentos locales pudieran proyectar su música.

Actualmente Dam Funk se recarga más en el modern-funk que en cualquier otra cosa, y no precisamente por querer mantenerse actualizado, era simplemente natural que su propuesta sonora fuera incluyendo diferentes elementos e instrumentos nuevos que más que “cambiar su música”, la han complementado.

Su último trabajo fue junto a Snoop Dogg en el álbum 7 Days of Funk, el cual presentaba a Snoop en su faceta como Snoopzilla, y fue una impresionante mezcla entre el estilo de Calvin y el ritmo de Damon.

05—De La Soul

A pesar de todo el mensaje de realidad y autenticidad que el hip-hop siempre ha portado como su estandarte principal, hubo una época en la que la fama y el hype corrompió mucho del significado real de este género. En una época en la que para “entrar y pertencer”, había vestir de una manera, hablar de una manera y actuar de una manera, De La Soul apareció un sencillo mensaje que invitaba a dejar las pretenciones, y simplemente disfrutar de la música.

Ahora tendremos la oportunidad de verles en México, ocasión que llega en uno de los momentos más oportunos pues el género ha tenido un auge sumamente remarcable en los últimos dos años. Puede que un poco de ese mismo mensaje que De La Soul transmitió a través de su música en el 87, nos haga falta ahora en el 2015.

Con los pies descalzos sobre el pasto y la playera en mano, no podemos esperar para brincar y sacar esos viejos pasos de baile noventeros al ver a Dave, Maseo y Posdnuos completamente en vivo.

06—Adana Twins

Cuando en 2006 Europa vivió una prolifera etapa en la que muchos productores decidieron lanzarse a mostrar sus proyectos, un dúo sobresalió de entre todos no por su exitoso alcance, sino por su constante queja hacia el acelerado ritmo que se dirigía la escena electrónica en ese momento. Aunque en sus inicios Adana Twins logró colarse junto con la oleada de house que predominaron en España, Francia y Alemania, eventualmente se vieron destinados a buscar escenarios de otra índole ya que el público comenzó a recurrir a sonidos más pesados.

Lo que parecía un difícil reto a superar, rápidamente los convirtió en un nombre bastante representativo del deep house, regresándoles a escenarios ligeramente más under en la época de 2008 y 2011, pero consolidándolos como un proyecto profesional y bien establecido de 2012 para acá.

Actualmente el dúo se presenta como uno de los nombres más reconocidos en la escena electrónica de Hamburgo. Con residencia en el EGO Club de dicha ciudad, Adana Twins dejará su techo por un rato para viajar a México y probar su suerte con el público nacional, que cuando gusta de algo, suele enamorarse por completo y apoyarlo hasta el final.

Si bien Modeselektor, Kindness y Mac DeMarco son actos que seguramente ya tienes entre tus planes, esta lista es un pequeño acercamiento a otros grandes talentos que darán vida y forma a esta edición 2015. Lo más emocionante de un festival —o carnaval en este caso—, es conocer propuestas que jamás habías escuchado que simplemente no pensabas poder escuchar en México. Así que si tus actos favoritos te ofrecen un par de horas de descanso, te recomendamos mucho que no te pierdas estos shows que seguramente demostrarán ser más de lo que esperabas.

Opinión | Paperhouses: Arquitectura de código abierto

Posted by

Por Andrea García Cuevas / @androclesgc | Enero, 2015

Uno de los escenarios menos posibles que se pudiera imaginar es el de la arquitectura descargable. En el cine o la literatura se han trazado futuros posibles, utópicos o distópicos; ficciones sombrías o prometedoras. Algunas de ellas tan fantasiosas que parecen imposibles, mientras otras se traducen en predicciones de realidades presentes. Pero, si la memoria no me traiciona, las artes no habían vaticinado este momento: descargar un plano de internet, imprimirlo y construirlo (o imprimirlo en 3D, otra de las alternativas que en el pasado hubieran parecido fantasía).

No fue falta de imaginación sino una coincidencia con el estado de la arquitectura. Y es que, en los últimos años, los arquitectos han ganado protagonismo y se han convertido en starchitects: celebridades… diseñadores de imágenes icónicas más que de espacios de vida. En este contexto, la figura del autor es imposible de borrar.

Sin embargo, existen otras iniciativas que, a través de acciones posibles, buscan recordar el sentido original de la arquitectura y el papel principal del arquitecto. Es el caso de Paperhouses, la primera plataforma en línea dedicada a compartir diseños de código abierto creados por reconocidos arquitectos. Fundada a finales de 2013 por la arquitecta neoyorquina Joana Pacheco, el proyecto fue motivado, en gran parte, por los efectos de la crisis inmobiliaria que azotó a Estados Unidos en 2008.

Pero Pacheco tenía otra motivación: recordar que la arquitectura vive a través de su objetivo social, de su capacidad de influir y contribuir a la vida de las personas y de su entorno:

“[Para los arquitectos] las personas son nuestra principal fuente. Mi objetivo es poner la arquitectura al alcance, lo que significa despojar al diseño de alta gama de sus precios y aura prohibidos, para involucrar a las personas en sus propios proyectos. El acceso universal a través de las licencias libres es el único proceso que, simultáneamente, hace que el conocimiento sea accesible, democrático y viable para una diversidad de producción. Considerando estos elementos, el código abierto tiene un sentido completo.

Así inició Paperhouse, con el principal desafío de convocar a arquitectos a compartir sus diseños y, sobre todo, sus conocimientos. La respuesta ha sido favorecedora: el proyecto ha logrado reunir a 13 estudios o arquitectos para diseñar una casa especialmente para esta iniciativa. Hasta el momento se han presentado 6 proyectos, que se pueden descargar libre y gratuitamente (El 7º proyecto estará a cargo del estudio mexicano, Dellekamp Arquitectos con una propuesta que tendrá como nombre An Imaginary House for Silence). Lo mejor: se pueden modificar/mejorar de acuerdo a las necesidades del contexto y de los usuarios, evitando también, un panorama de diseño arquitectónico homogéneo.

Las 6 casas disponibles son:

01—Casa flotante, de Carl Turner Architects

Es el modelo más reciente. Su diseño pretende hacer frente a la infrautilización de las vías urbanas y a los problemas de inundaciones tanto a nivel mundial como en Reino Unido. La estructura principal es de 124 m2 (base flotante de 20×7 m y el cuadro de la casa de 14x5m), con espacio para 2 habitaciones, un estudio, un baño, una estancia y una cocina.

02—Module House, de Tatiana Bilbao

Su diseño está basado en el ancho de un módulo fijo. Se propone   construir en concreto y hormigón para lograr un equilibrio entre la luz del día y la sombra, independientemente de la orientación en la construcción. Cuenta con 192 m2, con espacio para 3/4 dormitorios o baños, estancia, comedor y cocinas separados, y una sala familiar en un área privada.

03—Bolt House, de Panorama Arquitectos

La casa está diseñada para construirse en una pendiente que, de acuerdo con los arquitectos, son zonas más asequibles que la tierra plana. Cuenta con distribución modular y volúmenes rectangulares. Su superficie, de 178 m2, cuenta con 3 dormitorios, 2 baños, estancia, cocina abierta y estudio.

04—Our Private Sky, de Florian Busch

Su nombre hace referencia al espacio de la casa, donde se yuxtaponen la privacidad y la exposición a través de un patio interior orientado a la luz del sol. Cuenta con 124 m2 para 4 dormitorios con 3 baños, estancia y cocina.

05—The Folk House, de Spora Architects

La idea original está basada en las granjas tradicionales de Hungría, con espacios comunes en la parte inferior y una zona reservada para las habitaciones privadas. Es, quizá, uno de los proyectos más ambiciosos por su propuesta de sustentabilidad. Tiene espacio para 3 dormitorios, 3 baños, un piso superior, estancia, comedor y cocina.

06—House as System, de Dekleva Gegoric Architects

Se trata de una casa concebida como un sistema que se puede desarrollar a través de unidades. Así, su tamaño varía de acuerdo a los “módulos” agregados: 3 unidades (165 m2), 2 unidades (105 m2) y 1 unidad (59 m2).

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Muebles de madera de Jin Kuramoto

Posted by

Por GASTV | Enero, 2015

El diseñador japonés Jin Kuramoto, a través de su marca de Matsuso T, lanzó dos colecciones de muebles de madera.

La línea está compuesta por la silla Sally y la mesa Molly producida por el trabajo de artesanos japoneses, que aún utilizan técnicas tradicionales de carpintería, con madera de arce. La primera es una silla con asiento curvado. Sus patas delanteras en ángulo se extienden hasta apoyar la espalda, asegurado por dos tornillos negros en cada lado. Con Sally se logró producir una estructura muy fuerte con un mínimo de piezas. La mesa de cuatro patas con una tapa circular está hecho de la misma madera y asegurada con un par de tornillos negros en cada pata.

El diseñador también ha creado un sistema de estantería modular basado en torno a una cuadrícula de compartimentos. Las secciones de los estantes de madera están cubiertos por puertas tapizadas. Los tableros de color oscuro se colocan en la parte posterior de las unidades, desplazando los elementos verticales.

Ambos diseños fueron dados a conocer en la feria de Cologne a principios de este mes, donde Matsuso T también presentó una colección de muebles de madera a rayas de Claesson Koivisto Rune.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Opinión | Pop-up House, de Taller DE2 Arquitectos

Posted by

Por Andrea García Cuevas / @androclesgc | Enero, 2015

Cuando se piensa a la arquitectura como una noción abstracta, más allá de los límites de la construcción y el área física, el espacio habitable es su correspondiente primero. Toda arquitectura —en teoría o idealmente— puede ser habitada. Pero como sustantivo y verbo, respectivamente, su orden en términos de experiencia es vago: ¿El ejercicio de habitar produce arquitectura o los espacios arquitectónicos producen formas de habitabilidad? Y si se piensa a la habitabilidad como una relación de intercambio con un lugar, entonces se puede pensar en modelos de vida.

La pregunta, entonces, es la misma: ¿será la arquitectura una respuesta a los modelos de vida o viceversa? Un ejemplo es el reciente “fenómeno” sociológico que Taller DE2 Arquitectos tomó como base para el diseño y la conceptualización de su Pop-up House. En los últimos 10 años el fenómenos de los singles ha tenido un aumento exponencial. De acuerdo con un estudio consultado por el despacho español, el 40% de las viviendas en Alemania, Francia, Reino Unido y Japón son ocupadas por un single; mientras que en Estados Unidos hay al menos 30 millones de personas que se consideran y viven como tal.

A pesar de los efectos provocados por la crisis que ha azotado al país desde 2008, los singles en España van cada vez más en aumento. Pero los famosos “pisos” de las principales ciudades no ofrecen las condiciones necesarias para este estilo de vida. Así, a partir de la comisión de un cliente, el Taller DE2 concibió una casa que se puede acoplar prácticamente a cualquier lugar. Se trata de un modelo de composición espacial que aprovecha al máximo el área total de una superficie habitable a través de estructuras sencillas que no requieren de mayor atención.

Este experimento arquitectónico responde tanto a las necesidades de las viviendas unipersonales como a la recuperación de espacios que, en las casas convencionales, terminan por ser obsoletos por mínimos que sean. El taller lo llamó: construcción de un delgado (in)mueble aglutinador de infraestructura doméstica. Es decir, la disposición de elementos funcionales que pueden desplegarse o contraerse para definir los espacios de acuerdo a las necesidades del habitante.  De esta forma, las diferentes partes de la vivienda (unidades que van desde el inodoro y el lavabo hasta el dormitorio— se pueden conectar o reestructurar:

«Con estos componentes individuales abrimos un catálogo de posibilidades; aquí el cliente interactúa cuando escoge, descarta y redefine. Ensamblamos 54 unidades en un elemento infraestructural más que estético, denso y operativo. Al infiltrar este suplemento individual e interactivo en la vivienda, éste necesariamente se enreda en una especie de laberinto que confunde a quien se adentra en él… lo rodea y a la vez lo expulsa».

La estructura de división puede ser construida con paneles de fibras orientadas, un material que, además de ser económico y versátil, favorece las capacidades acústicas y aislantes que son necesarias para la privacidad y el desarrollo de una vivienda. En términos estéticos, la Pop-up House está inspirada en las maletas especializadas del escultor Toland Grinnell, por lo que las fachadas presentan mangos para poder “abrir” y “cerrar” los diferentes espacios.

Zona Maco 2015

Posted by

Por GASTV | Enero, 2015

La feria de arte contemporáneo más importante de América Latina vuelve en febrero a la ciudad de México para presentar su 12 edición. Este año estará integrada por la participación de 120 galerías de 22 países como Alemania, Argentina, Brasil, España e Italia, entre otros.

De la misma manera que la edición anterior, Zona Maco contará con cinco secciones, de las cuales tres se conforman por proyectos de artistas con larga trayectoria internacional, por nuevas propuestas y por proyectos invitados, bajo la curaduría de Pablo de Val, João Mourão y Luis Silva, respectivamente.

Por su parte, la sección de Arte Moderno quedará a cargo de Mauricio Marcin Álvarez, curador del Museo Experimental el Eco. Y la sección de Diseño presentará proyectos enfocados a diseño industrial bajo la dirección de Cecilia León de la Barra.

El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) también estará presente para mostrar el trabajo de jóvenes becarios. Y varias galerías expositoras presentarán esculturas de Yayoi Kusama a raíz del éxito en México de la artista japonesa.

De manera paralela, la feria contará con un programa de conferencias y mesas redondas donde se abordarán temas sobre arte contemporáneo y coleccionismo. Zona Maco tendrá lugar del 4 al 8 de febrero de 2015 en Centro Banamex.

 

29 de enero | Fernando Eimbcke recibe reconocimiento

Posted by

Por GASTV | Enero, 2015

28 de enero de 2006 | El cineasta mexicano Fernando Eimbcke es reconocido.

Creador del exitoso filme Temporada de patos en 2004, el cineasta mexicano ganador de 11 Arieles, es reconocido con el Sundance/NHK International Filmmakers Award por su ópera prima y el Festival de Cine Independiente de Sundance le entrega 10 mil dólares.

Temporada de patos fue filmada en blanco y negro dentro de las cuatro paredes de un departamento de Tlatelolco, la historia sigue a lo largo de un día a tres adolescentes y un repartidor de pizzas.

Opinión | De Eisenstein a Greenaway

Posted by

Por M.S.Yaniz / @yanizfilm | Enero, 2015

Hace unos días, el 23 de enero pero de 1898 nació Sergei Eisenstein, personaje clave en la historia del cine y la concepción estética que hoy tenemos de éste. Eisenstein es el creador de la única invención verdadera que el cine ha hecho: el montaje.  Antes de él, el montaje era visto como un instrumento meramente técnico que no tenía un papel importante en la estética de una película, importaba la foto en sí, los personajes, escenarios y desde luego, una historia pero no el montaje.

Después Eisenstein se da cuenta de que, con el montaje, se puede transmitir lo que se quiera. El cineasta al respecto decía: «Teniendo dos trozos de film de cualquier clase, colocados juntos, se convierten inevitablemente en un nuevo concepto, con una nueva cualidad, que surge de la yuxtaposición, creando así, secuencias con el máximo de emoción y poder estimulante”.

Una de las escenas más famosas del cine es aquella de las escaleras de Odessa, secuencia que además ilustra todos los ideales del realizador y no tiene desperdicio.

Esta idea está presente hasta nuestros días. Hollywood la retomó e hizo de las películas algo ágil para mantenernos despiertos y emocionados, —claro, tergiversó los ideales de Eisenstein—, pero sin duda, funcionó. El cine comercial hoy en día está lleno de secuencias con excesivos cortes y cambios de tomas que no llevan a nada, sólo sirven para entretener. Esto nos lleva al segundo punto: la muerte del cine.

Peter Greenaway en los últimos años ha hablado de la muerte del cine tradicional, el de la pantalla grande, dominado por las grandes industrias: Hollywood, en donde no se piensa en hacer cine sino en hacer dinero. Y cada vez es más difícil ver otros cines. Por lo que se ha dedicado a proponer y descubrir nuevos caminos del cine en una era digital, haciendo instalaciones en la calle, videojuegos cinematográficos y demás propuestas con los nuevos medios.

En enero del 2014 Greenaway comenzó el rodaje de lo que se rumora, su última película tradicional: Eisenstein en Guanajuato. Eisenstein pasó una temporada en México filmando, en donde conoció a Diego Rivera, quien le mostró un mundo nuevo con el que cambió su forma de hacer cine y ver la vida, antes de México hacía cine sobre ideologías, pues vivió la revolución rusa, después sobre personas; se humanizó.

Greenaway con esta película hace un recuento sobre el más grande realizador que ha existido, para así, despedirse de una era del cine y dar comienzo a otra. Aunque no se dejará de hacer cine comercial, el cine está en una nueva era, un re-nacimiento, en donde se recurre al pasado para formar un futuro.

Stupid meetings en Breve

Posted by

Por GASTV | Enero, 2015

Ubicada en el corazón de la colonia Roma de la ciudad de México, la galería Breve presenta en exhibición Stupid meetings, proyecto de Mark Joshua Epstein y Mark Dzula. Una muestra que reúne los prints y cut-outs que los artistas realizaron durante un viaje en carretera de Los Ángeles a Nueva York.

Parte central del trabajo de Mark y Mark se relaciona con los garabatos que se hacen regularmente en juntas de trabajo. De ahí el nombre de la exposición Stupid meetings, trazos y dibujos que se necesitan en momentos de pausa y relajación. También se pueden observar recortes y estampados que aluden al descanso, como grandes almohadones, estructuras evasivas de la realidad. Los prints se realizan sobre hojas en colores pastel, con formas orgánicas en un tono negro que recuerda a la pintura negra para bolear zapatos.

Breve es una galería mexicana en crecimiento, que ha presentado proyectos innovadores y prometedores, tanto internacionales como nacionales.

La inauguración de Stupid meetings será el 3 de febrero a partir de las 19:00 horas

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Segunda Naturaleza en el Carrillo Gil

Posted by

Por GASTV | Enero, 2015

El Museo de Arte Carrillo Gil presenta la exposición Segunda Naturaleza del artista tapatío Eduardo Terrazas. Se trata de una muestra con más de 70 obras de diversas técnicas realizadas durante cinco décadas de trabajo, incluye tres instalaciones inéditas realizadas ex profeso para el recinto: Parteaguas, Crecimiento exponencial y Muro Jenga. 

Se trata de una reflexión sobre la preocupación constante del cómo y por qué el hombre opta por distanciarse del organismo vivo a pesar de su fuerte e inquebrantable vínculo con la naturaleza. El ser humano confunde el beneficio y modifica su lazo dependiente para dominar, sacar provecho y terminar con la naturaleza y usarla como materia prima.

Eduardo Terrazas se formó bajo la influencia de figuras como Luis Barragán, Juan O’Gorman y Mathias Goeritz. Su carrera arrancó en 2012 al presentar su obra en la Casa Luis Barragán, Proyectos Monclova y la Colección Jumex en el 2012; y como representante oficial de México en la Sharjah Biennial 11 de Emiratos Árabes Unidos en 2013.

La muestra estará abierta al público hasta el 31 de mayo en el segundo piso del Museo de Arte Carrillo Gil.

Opinión | Ambulante 2015

Posted by

Por Gustavo Cruz / @piriarte / Enero, 2015 

Hay algo que no debemos olvidar, el cine nació como una atracción. Una curiosidad tecnológica, receptáculo del ocio popular. Cuando se quiso encontrar la vocación del medio en la captura y reproducción de la realidad, el cine respondió con la producción de un exceso de imágenes. Había que seleccionar. Montaje. Y entonces, lo cinematográfico se volcó en la construcción de relatos a partir de esta selección. Poco tiempo pasó para que las peculiaridades de la recepción del cine fueran utilizadas por el poder para generar mito, ideología. Esto lo advirtió Walter Benjamin en la década de los 30, y la controversia en torno a American Sniper nos recuerda la actualidad de esta discusión.

Por esto, las cintas que pueden considerarse de mayor carga política son aquellas que se preocupan por esta capacidad del cine de construir realidad (por eso los teóricos soviéticos de los 20 lo llamaron faktografia), buscando, a partir de ella, subvertir mitologías. Esto sucede con mayor frecuencia en el ámbito del documental o en la ficción que coquetea con él. Tratándose de un género con escaso potencial comercial, la existencia desde hace diez años de la gira de documentales Ambulante ha servido como plataforma para que trabajos realmente interesantes lleguen a salas mexicanas. La décima edición de la gira inicia en el DF este jueves 29 de enero, y aquí ofrecemos una selección de cintas a partir del eje de las políticas del cine.

01—Manifestación (Kossakovsky, 2013)

En momentos de coyuntura política, cuando una sociedad esta polarizada, resulta más fácil no prestar atención a los matices y entender el mundo en blanco y negro. Esto aplica en ambos bandos. Aquel que marcha juntó a mi es bueno, intachable, y aquel que se opone a mi movilización (o incluso, no participa en ella) está en contra mía. La cinta de Kossakovsky tiene como contexto las movilizaciones producto de la huelga general en España en 2012 y, a través de la re significación de la imaginería de la protesta civil, mediante el uso en la banda sonora de la partitura del Don Quijote de Ludwig Minkus, construye metáforas críticas que afectan ambos bandos y, también, echan luz sobre los afectos que lo político pone siempre en juego.

02—Camaleón (Mullins, 2014)

Anas Aremeyaw Anas, periodistas de investigación en Ghana, esta comprometido con la construcción de una democracia es su joven patria, y para lograr su objetivo, poco le importa utilizar el engaño. Las crónicas de Anas buscan denunciar situaciones que no son exclusivas de la república africana. Una labor cuyos riesgos el gremio de periodistas mexicanos conoce muy bien. Por eso nunca se ve el rostro del protagonista. Y entonces la verdad queda suspendida, dando lugar a la construcción de ficciones para desenterrar lo real oculto por los intereses del poder. Anas se vuelve metáfora del cine, desenterrando verdades a través del engaño.

03—Apunte y dispare (Curry, 2014)

Documental que narra el viaje por los países árabes de Matt VanDyke, un estadounidense mimado que decidió dar un giro radical en su vida, siguiendo el ideal del viaje-aventura como búsqueda existencial, constructora de carácter. A tal grado llega el compromiso con este sueño, que al estallar la primavera árabe, VanDyke toma las armas y se une a los rebeldes libios, esperando ser participe de una transformación que rebase su individualidad. Pero la particularidad de esto, es la necesidad de VanDyke de registrar en video cada paso de su viaje, antes y después de la revolución en Libia, una necesidad que comparte con sus compañeros en armas y que abre la reflexión sobre el papel que las cámaras(y las imágenes que producen) juegan en nuestra construcción de identidad.

04—Cuando sea dictador (André, 2013)

Con un planteamiento muy simple te pero ante el que uno difícilmente no se siente apelado, esta cinta promete ser un ejercicio interesantísimo de montaje. Intentando responder a la pregunta de la posibilidad de vidas o universos paralelos, El belga Yaël André, a partir de cintas en el viejo formato súper 8 mm conseguidas en mercados de pulgas, construye vidas paralelas para un tal George, personaje ficticio cuyas posibles biografías serán armadas con retazos de los registros familiares de desconocidos.

05—Propaganda (Murray, 2014)

Propaganda trabaja con relatos que todos hemos padecido en las llamadas democracias representativas. Durante los periodos de elecciones en los que el rumbo de una nación es supuestamente decidido, la población sufre por un circo mediático de grotesca ridiculez que busca ganar su simpatía. Esta cinta trabaja con viñetas, registros de las actividades de candidatos y seguidores durante las elecciones presidenciales en Chile durante 2013. Las situaciones, a veces absurdas, capturadas por las cámaras, sirven para desgarrar el mito que los participantes en la contienda buscan desesperadamente crear de sí mismos. 

Opinión | Simon Starling: la infinita transformación del objeto

Posted by

Por Sandra Sánchez / @phiopsia | Enero, 2015

Preconcebimos el destino de los objetos, su finalidad. Una silla es para sentarse, un mingitorio es para orinar, ¿pasa lo mismo con la historia que narramos sobre nuestro futuro? La relación entre sujeto y objeto tiene como constante una distancia donde el primero crea y controla al segundo; sin embargo, así como llegamos al mundo “en el lenguaje”, también lo hacemos “en los objetos”. La subjetividad se moldea en la tensión entre ambos.

Shedboatshed es una pieza que pregunta por la materialidad de los objetos y la posibilidad de modificar su utilidad convencional. Simon Starling, el artista detrás de la obra, encontró un cobertizo a orillas del Rin, lo desarmó y con las piezas construyó un bote, en el que transportó las maderas sobrantes hasta Basilea. Finalmente, el barco se desmanteló y el artista volvió a construir un cobertizo, ahora en el Museum für Gegenwartkunst. La pieza evidencia tanto la posibilidad de la transformación física como el proceso y el recorrido; este último no sólo es geográfico, ya que al recolocarlo en un museo abre la discusión sobre el significado del objeto en “el mundo del arte” y el tránsito de la obra por la propia historia de la escultura. También inserta la pregunta por la mercancía y el consumo por temporadas. Los objetos pueden dar para más, nuestra relación con ellos puede ir más allá de su uso cotidiano y su deshecho inmediato.

En 2005 Starling recibió el Turner Prize por Shedboatshed. El cual se otorga a un artista menor a 50 años, quien compite con otros cuatro, con una exposición previa a la premiación en la Tate Britain. Diez años después de este importante reconocimiento, el cual incluye 25 000 libras, la preocupación del artista sigue situada en los objetos y su proceso de transformación en distintos espacios y tiempos. Tal es el caso de las investigaciones realizadas en México que, en colaboración del  British Council México, culminaron en dos exposiciones inauguradas el sábado 24 de febrero en el Museo Experimental El Eco y en Casa Barragán.

En la Casa Barragán, Starling retoma la historia de una vajilla de plata perteneciente la familia Prieto López. Cuando Barragán ve la vajilla, la rechaza: no corresponde con el estilo de la casa. Junto con Alfredo Ortega, Barragán funde la plata y crea otra vajilla. Los objetos se transforman, se llenan de significado, el significado se transforma desde el presente, siempre. La operación que Starling ejecuta sigue el mismo orden, ya que reproduce la vajilla, en colaboración con el joyero alemán Karl Fritsch, respeta la forma de la propuesta por Barrágán, pero la adorna con líneas pertenecientes a la primera vasija que la familia Prieto López había adquirido. La vasija de Starling funde dos estilos en un objeto, dos propuestas estéticas que el espectador deberá interpretar.

En El Eco el interés se traslada del objeto al espacio. En dicho recinto Henry Moore realizó murales y tomó fotografías de la actriz Pilar Pellicer, cuando apenas era una adolescente. Después de ver las fotografías, Starling contacta a Pellicer y le propone hacer un video donde en un acto de memoria recree lo sucedido años atrás. El video mezcla las fotografías de los murales de Moore con las mismas paredes donde hoy en día no queda huella alguna de dichos trazos. La constante es el cuerpo de la actriz. En esta pieza la experiencia de un pasado fijado en el objeto fotográfico, se pone en movimiento al yuxtaponerlo con nuevas imágenes, nuevas narrativas. Lo sucedido se puede volver a contar, el objeto se transforma y sus cambios generan los nuestros en una intercambio infinito.

Bowls and Plates estará abierta hasta el 8 de marzo de 2015 en Casa Luis Barragán.

Simon Starling en colaboración con Pilar Pellicer y Yasuo Michi puede visitarse en el Museo El Eco hasta el 15 de marzo de 2015.

28 de enero | Nace el pintor Jackson Pollock

Posted by

Por GASTV | Enero, 2015

28 de enero de 1911 | Nace el pintor expresionista Jackson Pollock.

Considerado uno de los máximos representantes del movimiento expresionista abstracto y del action painting. El artista estadounidense es reconocido por su estilo del dripping, técnica que fue decisiva en su trayectoria en 1947, la cual consistía en colocar grandes lienzos en el suelo para verter pintura que posteriormente manipulaba con diversas herramientas. Fue uno de los primeros artistas en eliminar de sus obras el concepto de composición y en mezclar signos caligráficos con trazos pictóricos.

Su vida personal estuvo marcada por el alcoholismo e inestabilidad emocional, situación que le provocó la muerte en un accidente automovilístico a los 44 años.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.